Esperienze in Musicoterapia Vol II

188
A cura di Giovanna Ferrari Luca Xodo Volume II Con i contributi di M. Degli Stefani, R. Ziglio, S. Rosa Gastaldo, P. Rocchia, M. Bonato, E. Paludet, S. Gonzo, D. Altavilla Editrice IL TORCHIO Padova ESPERIENZE IN MUSICOTERAPIA - Vol. II

Transcript of Esperienze in Musicoterapia Vol II

Page 1: Esperienze in Musicoterapia Vol II

A cura di

Giovanna Ferrari Luca Xodo

Volume II

Con i contributi di

M. Degli Stefani, R. Ziglio, S. Rosa Gastaldo, P. Rocchia, M. Bonato, E. Paludet, S. Gonzo, D. Altavilla

Editrice IL TORCHIO

Padova

ES

PE

RIE

NZ

E I

N M

US

ICO

TE

RA

PIA

-

V

ol.

II

Page 2: Esperienze in Musicoterapia Vol II

© Copyright 2004

Associazione Scuola di Musicoterapia “Giovanni Ferrari”

In copertina: “Sistema della divisione del tono secondo i teorici” Zaccaria Tevo “Il Musico Testore” ed. A. Bortoli – Venezia, 1706

Page 3: Esperienze in Musicoterapia Vol II

1

PREMESSA

Nella discussione tra musica e terapia è presente una continua riflessione sulle

metodologie e sulle diverse articolazioni teoriche. Questo secondo volume

Esperienze in musicoterapia della collana Musicaoltre offre alcuni scritti provenienti

dall’approfondimento di temi che caratterizzano l’attività dei musicoterapeuti.

I concetti di dialogo e ascolto diventano così, il punto di partenza per un

approfondimento sulla comunicazione con sé e gli altri attraverso l’espressione

sonora.

La pratica dell’ osservazione in musicoterapia, viene arricchita da una serie di

parametri per cogliere la realtà in tutte le sue sfaccettature e nel suo continuo

divenire. Si pone particolare attenzione al confronto e alla valutazione dei

cambiamenti osservabili nelle diverse sessioni di musicoterapia mettendo a fuoco i

principali indicatori rintracciabili nei modelli di musicoterapia maggiormente diffusi.

In un capitolo successivo vengono esplorati gli aspetti medico riabilitativi

inerenti alla sordità, indagando le tecniche e le metodologie utilizzabili in

musicoterapia in un ottica di supporto alla relazione con il soggetto ipoacustico

superando la logica di un semplice allenamento acustico. Alla luce di questi

presupposti viene descritta come avventura sonora l’esperienza in cui vengono messi

in primo piano i vissuti emozionali e vibrazionali in situazioni dove l’aspetto

dell’ascolto corporeo in musica diventa essenziale.

Un argomento che spesso viene messo al centro della discussione in ambito

formativo riguarda le caratteristiche del musicista e del musicoterapeuta. In questa

Page 4: Esperienze in Musicoterapia Vol II

2

direzione i requisiti indispensabili alla formazione musicale sono rintracciabili nei

prerequisiti dell’attività in musicoterapia. Così, ad esempio, il concetto di ascolto in

musica diventa empatia in musicoterapia.

Infine nel rapporto musicoterapia e etnomusicologia viene sottolineato come

quest’ultima disciplina si sia occupata per prima del problema dell’osservazione,

della raccolta e dell’ analisi dei dati e di aver studiato in modo sistematico la

multifunzionalità dell’attività sonora con particolare attenzione ai sistemi

d’interazione nelle diverse culture musicali.

Page 5: Esperienze in Musicoterapia Vol II

3

ASCOLTO DIALOGO E MUSICOTERAPIA

Alle origini della vita

di Silvia Rosa Gastaldo

INTRODUZIONE

Dialogo e Ascolto hanno un ruolo fondamentale nella crescita della persona, infatti,

permettono non solo l’apertura all’altro ma sono le chiavi di accesso al proprio essere

persona; la loro mancanza provoca l’incomunicabilità, la chiusura totale verso se

stessi e verso l’altro.

Dialogo e ascolto sono due facce di una stessa medaglia in continuo divenire tra loro,

legati al divenire della persona, alla comunicazione e alla relazione con se stessi e

con gli altri.

Negli scritti di Tomatis è centrale il tema dell’ascolto, fin dalla Notte uterina

[Tomatis 1996] l’uomo deve vivere una profonda esperienza di ascolto per sviluppare

una personalità equilibrata e armonica ed essere in grado di relazionasi e comunicare.

Tutto è vibrazione” [Tomatis 1998] l’uomo è vibrazione, risonanza e armonia e nel

suo cammino sulla terra ricerca questa vibrazione, questa risonanza e questa armonia.

La Psicofonia di A. M. Aucher approfondisce ulteriormente questo argomento

aiutando la persona a incarnare il proprio suono attraverso l’uso della voce, grazie a

questo approccio musicoterapico il corpo canta e sperimenta la capacità di risuonare e

con-suonare. Un ambito specifico della Psicofonia accompagna le gestanti e le loro

famiglie durante la gravidanza grazie al Canto prenatale e al Canto Familiare, per

dare avvio alla comunicazione, al desiderio di entrare in dialogo e al bisogno di

ascolto già durante la vita uterina; vita che diviene come Alba dei Sensi.

Page 6: Esperienze in Musicoterapia Vol II

4

In questo lavoro si è voluto evidenziare come la musicoterapia vada alle origini del

dialogo e dell’ascolto gia nella vita prenatale aiutando la persona a cogliere e vivere il

proprio essere suono e a rendere quest’ultimo un suono armonico.

IL DIALOGO

Nell’enciclopedia generale viene data la seguente definizione del termine “dialogo”:

“…nella filosofia antica, trattato tendente alla ricerca della verità mediante

l'esposizione di concetti spesso opposti. Nacque con Platone, i cui Dialoghi

riproducono l'insegnamento socratico...“ Nel vocabolario si trova: …discorso,

conversazione tra due o più persone; parte di opera letteraria, teatrale, ecc. in cui la

narrazione si svolge in forma dialogata…; serie di contatti tra Stati, partiti,

movimenti avversi, atti a favorire un processo di avvicinamento e di possibile

collaborazione; nel linguaggio musicale, componimento concertante per due o più

strumenti...”

Le definizioni sopra riportate sottolineano alcuni aspetti fondamentali del dialogo: il

dialogo è creazione, è libertà dell’essere, è un processo di armonizzazione della

persona, che dialoga con se stessa e con la sua natura più profonda per essere il grado

di avvicinarsi all’altro.

La ricerca della verità e la creazione di uno spazio di collaborazione e di accoglienza

permettono lo sviluppo armonico della persona con se stessa e all’interno della

società, si collocano quindi alla base di ogni processo educativo e terapeutico.

Il tema del dialogo è stato approfondito da filosofi teologi e pedagogisti; vorrei

riportare una frase di Paolo Freire che nel testo La pedagogia degli oppressi scrive: “

il dialogo è sempre un atto di coraggio e mai di paura, è un incontro di uomini, è un

atto di creazione e non un morboso strumento di conquista dell’altro”.

Per costruire la pace è necessario educare al dialogo, ma questo dipende, come

evidenzia F. Larocca in Dialogo Creativo, [FRANCO LAROCCA, 1992, pag 97 ] dal

modo con cui ciascuno vede se stesso, gli altri uomini e il mondo. Dialogo con se

stessi non vuol dire monologo, ma bisogno di conoscersi, capirsi e amarsi e questo ci

Page 7: Esperienze in Musicoterapia Vol II

5

apre alla conoscenza e all’amore dell’altro. E’ un riconoscersi Valore per riconoscere

nell’altro un Valore1.

E’ compito quindi di chi si occupa della persona e progetta modelli di intervento

educativo e terapeutico, riuscire a dare un posto primario alla cultura del dialogo e

dell’ascolto per far crescere e maturare individui in grado di dialogare e ascoltare se

stessi e l’altro.

Nella relazione con l’altro il dialogo presuppone il desiderio di confrontare i

rispettivi pensieri, le rispettive verità. Il dialogo inizia quando il mio logos e il tuo

logos hanno un motivo per informarsi reciprocamente su ciò che si ha in comune e su

ciò che vi è di diverso [FRANCO LAROCCA, 1992, pag 104 ].Si è così in grado di

trasformare un semplice dialogo in dialogo creativo nel quale gli interlocutori sanno

che dalla relazione con l’altro ne usciranno arricchiti.

Secondo Calogero l’uomo ha in se la volontà di dialogo, ma questa volontà di

dialogare deve venire educata perché si trasformi in autentico incontro con l’altro e

con la propria natura umana. Questa’ultima grazie al dialogo si umanizza, dando

spazi di realizzazione impensati.

Infine le parole di Jean Lacroix sintetizzano splendidamente il mio pensiero e ogni

volta che le leggo mi danno nuovi spunti per riflettere…anche questo è dialogo:

”Ogni attività umana autentica è dialogo: dialogo con il mondo che è poesia, dialogo

con gli altri che è amore, dialogo con Dio che è preghiera. La tentazione propria del

pensiero è il monologo: basta murarsi nel proprio sistema e rifiutare l’altro per

annientare se stessi. Il vero pensiero al contrario è dialogo: è, come dice Platone, il

dialogo dell’anima con se stessa.

E l’anima non può dialogare con se stessa se essa non ha saputo accogliere l’altro, se

l’altro non è già in essa. Nulla di più raro oggi: il mondo moderno è pieno di

individui monologanti che, senza mai accogliere l’altro, si oppongono e si urtano.

1 Mi riferisco alla pedagogia personalista dalla quale è stata elaborata la Teoria Semantica della Persona (in seguito TSP) . Nella TSP viene evidenziata la centralità della dignità della persona: ogni nostra scelta morale va orientata e definita da specifici obblighi che ogni uomo sente verso gli altri. Parliamo di semantica perché la TSP si riferisce ad una realtà, che è quella educativa e terapautica, che richiede una logica di natura modale e deontica, ordinata cioè al dover essere della persona.

Page 8: Esperienze in Musicoterapia Vol II

6

L’ASCOLTO

E’ importante fare una chiara distinzione tra l’udito e l’ascolto, per comprendere

come quest’ultima funzione richieda un’attivazione totale della persona.

Nell’Enciclopedia Generale Mondadori l’udito viene definito come il “Senso con cui

vengono percepiti suoni e rumori…” nel vocabolario di Sapere.it si trova “…quello

dei cinque sensi che risiede nell'organo dell'orecchio e che permette di percepire i

suoni.”

Tomatis afferma che l’ascolto “rientra nel campo della percezione, intesa come

risultato di una rielaborazione intenzionale del dato sensoriale attraverso l’attenzione

selettiva” [A. Tomatis 2001].Perché l’uomo sia in grado di ascoltare e dialogare, è

necessario presupporre l’esistenza di un sistema di ricezione adattato alla meccanica

vibratoria; inoltre sarà necessario un sistema che raccoglie e diffonde le informazioni

ricevute: questi non è altro che il sistema nervoso con le sue diverse vie afferenti ed

efferenti. Quest’ultima affermazione è molto importante perché da ragione del fatto

che ogni musica agisce su una parte specifica del corpo e che il linguaggio viene

realmente ”incorporato”.

Ciò che l’uomo percepisce è il suono, l’aria stessa è un bagno sonico che si

differenzia acusticamente quando riceve dell’energia in grado di aumentare quel

movimento molecolare sempre presente nella materia. L’uomo vive immerso in una

quantità infinita di stimoli di ogni tipo, grazie a questi stimoli la sua corteccia

celebrale si “ricarica” e riceve energia. Il bagno sonico e le diverse frequenze che il

corpo umano riceve sono alla base della ricarica corticale e del desiderio di entrare in

comunicazione e relazione con il mondo sia esterno che interiore.

Ascoltare allora significa “prestare tutto il campo cosciente all’orecchio, è tendere

l’orecchio all’informazione”, [A. Tomatis 2001]. aggiungerei: tendere tutto il nostro

corpo verso la relazione e la comunicazione. In questo processo dobbiamo cogliere

l’uomo nella sua globalità; perché grazie all’attivazione unitaria della sensibilità, e

quindi di un utilizzo corretto della percezione, che l’uomo riesce a comunicare: il

Page 9: Esperienze in Musicoterapia Vol II

7

tatto, l’udito, il gusto, l’olfatto e la vista sono in stretto collegamento tra di loro,

rivelandosi degli eccezionali strumenti di comunicazione.

"In effetti, per chi sa aumentare il suo potere di analisi, viene annotata un'enorme

quantità di piccoli movimenti che indicano facilmente la vita stessa, che non è altro

che vibrazione. L'uomo dovrebbe avere come meta di sentir vivere il suo ultimo

atomo, di partecipare con lui l'istante presente, di apprezzare la risonanza, di

conoscerne il movimento, di percepirne la pulsazione" [A. Tomatis 2001]. Anche il

silenzio è vibrazione sottostante ed è vivo per chi sa udirlo.

Martin Buber ha detto che nell’ascolto autentico, “l’uomo è capace di spingersi sin

dove l’udire si unisce all’essere”. Quindi l’ascolto non sarà più confuso con l’udito

perché diviene la facoltà che permette di realizzare la persona stessa e soprattutto la

“persona dialogante”.

L’uomo nel suo sviluppo deve tendere a questa facoltà per non lasciarsi trascinare

dallo scorrere del tempo, senza prendere possesso della propria vita e del proprio

progetto storico: sentire in sé lo scorrere della vita, che si anima e si arricchisce

grazie alle esperienze e alle relazioni con il mondo esterno; se l’uomo si sviluppa

grazie all’interazione con l’altro da se, l’ascolto, la relazione e la comunicazione sono

investiti di un’energia costruttiva sia per il soggetto stesso che per il mondo esterno.

L’ascolto umano è il punto di confluenza e di congiunzione tra corpo e coscienza.

Paragonando l’uomo ad uno strumento musicale possiamo dire che la coscienza ci

aiuta a percepire ogni parte risuonante di se stessi; porta a creare una personale

composizione, in risonanza con l’ambiente. L’esercizio che dobbiamo costantemente

portare avanti è quello di saper rimanere in armonia con noi stessi: essere in grado di

“accordarci”.

L'uomo non è solo un ricevente, ma anche un’emittente; è un essere nato per

comunicare e relazionarsi con il mondo, per vibrare ed entrare in risonanza. Dal

momento in cui si apre all’ascolto e scopre questa sua natura, riesce a vivere

l’esistenza come una splendida avventura, sai arricchisce grazie alla relazione con

l’ambiente esterno.

Page 10: Esperienze in Musicoterapia Vol II

8

DIALOGO, ASCOLTO E SILENZIO

Non possiamo parlare di dialogo e ascolto senza affrontare l’argomento del silenzio.

Soprattutto perché in questo periodo storico il tempo dedicato al silenzio si è ridotto

notevolmente; la frenesia delle attività quotidiane, il bisogno di fare e produrre ci

immergono in un mondo di rumori e in un bagno di folla.

Raimund Panikkar mette in evidenza come anche l’architettura contemporanea

costringe l’uomo alla folla (pensiamo alle metropoli e alla distribuzione di case e

uffici nei grandi palazzi).

La valorizzazione del silenzio e una riflessione sui diversi tipi di silenzio possono

aiutarci ad approfondire il tema dell’educazione al dialogo e all’ascolto.

Possiamo considerare il silenzio il momento aurorale dell’ascolto e del dialogo?

La musica è in grado di educare al silenzio e a trasformandolo in un momento

privilegiato di ascolto e dialogo?

Vorrei riportare una riflessione di Max Picard “Nessuno presta più ascolto a colui

che parla- ascoltare è soltanto possibile se nell’uomo c’è silenzio, giacché ascoltare

e tacere sono correlativi- ciascuno aspetta soltanto di scaricarsi delle parole che ha

ammucchiate, di buttarle fuori dalla bocca: è una semplice funzione animale.”

Le parole senza silenzio escono disordiniate: infatti senza silenzio non c’è spazio per

organizzare il pensiero, manca la comprensione e la coscienza; anche la musica senza

pause è un ammucchiarsi disordinato di note.

Alfred De Musset dice che “la bocca custodisce il silenzio per ascoltare il cuore che

parla”. Se la parola e la musica nascono dal silenzio acquistano lo spessore autentico

e portano in se un significato profondo.

Il silenzio di chi ascolta incide sul dialogo poiché la comunicazione di chi si sente

ascoltato è più ricca e attenta, si permette all’altro di fare silenzio e di prendere

coscienza delle caratteristiche del proprio comunicare. Il silenzio quindi veicola il

significato analogico del dialogo tra gli interlocutori ed è in grado di favorire la

metacomunicazione.

Page 11: Esperienze in Musicoterapia Vol II

9

Ma dobbiamo operare una necessaria distinzione tra vari tipi di silenzio, infatti vi

sono silenzi che annullano l’ascolto e producono ansia. Vi sono silenzi di apertura e

accoglienza, ma anche silenzi di chiusura, silenzi nei quali si vuole negare l’altro.

Il silenzio riflette un gran numero di stati psichici e sentimenti, dalla comprensione, al

disprezzo, dall’ascolto alla sordità, come afferma Merleau-Ponty “l’iniziare un

dialogo equivale a trasformare una certa specie di silenzio in discorso”.

Tra i pedagogisti che hanno affrontato il tema del silenzio vi è in particolare la

Montessori, che come abbiamo già potuto osservare è colei che ha saputo dare uno

spazio di ascolto non solo al bambino ma anche alla donna in gravidanza; nel libro La

scoperta del bambino afferma “Il silenzio nelle scuole comuni, vuol dire cessazione

del chiasso, l’arresto di una reazione, la negazione di una scompostezza e del

disordine. Mentre il silenzio può intendersi in modo positivo come uno stato

superiore al normale ordine delle cose. Come una inibizione istantanea che costa

uno sforzo, una tensione della volontà e che distacca dai rumori della vita comuni,

quasi isolando l’anima dalle voci esteriori”.

La Montessori evidenzia come educando al silenzio i bambini scoprano che ci sono

rumori che non si avvertono, aumenta la loro attenzione e coscienza per il mondo

circostante. L’attenzione viene portata al corpo e alla coscienza.

ASCOLTO E DIALOGO ALLE ORIGINI DELLA VITA

Quali sono le radici del dialogo e dell’ascolto?

Numerose ricerche mettono in luce come le radici del dialogo e dell’ascolto vadano

ricercate nella vita intrauterina.

Grazie allo sviluppo dei sistemi di registrazione delle condizioni fetali come

l’ecografia, della fetoscopia e della cardiotografia si è potuto studiare il sistema

sensoriale del nascituro, le sue competenze (involontarie e volontarie) e le risposte a

stimolazioni intra ed extrauterine, arrivando ad affermare che il feto possiede delle

capacità ben precise e riesce a vivere esperienze di ascolto e di dialogo. Negli ultimi

trent’anni lo studio della vita fetale ha evidenziato come questi nove mesi rivestano

Page 12: Esperienze in Musicoterapia Vol II

10

un ruolo fondamentale nello sviluppo della personalità del nascituro [PIER LUIGI

RIGHETTI LAURA SETTE, 2000, PAG 103].

La vita intrauterina è un periodo in cui il feto entra prima di tutto in relazione con la

madre e poi con il mondo esterno; non si tratta di un essere passivo, ma di un

soggetto in grado di elaborare tutto quello che percepisce e di dare delle risposte.

La Bertolino (1992) dice che “il feto è in grado di compiere un’esplorazione

dell’ambiente che lo circonda e integra le esperienze così fatte grazie a quelle che

Mancia definisce costanti ontogenetiche, ossia quelle funzioni motorie, sensoriali e

integrative che nel feto umano costituiscono i segni più sicuri e osservabili del

processo di maturazione…”

Il bambino si forma dunque in un mondo di ritmo, suono e movimento; la musica va

a toccare le nostre origini fin dalla peristalsi tubarica. Anche la coda dello

spermatozoo si muove e genera suono, quando si incontra con la cellula uovo, si

fonde e da inizio alla duplicazione cellulare secondo un ritmo ben preciso da 2 a 4,

poi 8, 16, 32, fino alla formazione completa della morula che successivamente si

impianterà nella cavità uterina; a livello sonoro questo è un momento

importantissimo, perché nel processo di annidamento si forma il liquido amniotico in

grado di propagare il suono con un intensità tre volte maggiore, inoltre nel liquido

amniotico vengono esaltati i suoni gravi a discapito di quelli acuti. Il liquido

amniotico fa da amplificatore delle onde sonore del corpo materno, e circonda

l'embrione che cresce all’interno del sacco amniotico.

Se pensiamo che la formazione del sistema nervoso inizia dopo l’annidamento, le

stimolazioni uterine vengono ad avere una radicale importanza per la vita.

La stimolazione sonora è totalizzante, colpisce ogni parte del corpo del bambino fin

dal concepimento, e influenza come fattore esterno lo sviluppo del programma

genetico, poiché è innata la capacità del sistema nervoso di strutturarsi, ma si è visto

che l’ambiente in cui il bambino vive è capace di strutturarlo diversamente. Elementi

importanti per il mondo sonoro del nascituro sono le caratteristiche uterine, lo

sviluppo della funzione uditiva e delle strutture che presiedono all'ascolto, la

percezione, le reazioni motorie e il comportamento stesso del bambino.

Page 13: Esperienze in Musicoterapia Vol II

11

I primi sistemi sensoriali a svilupparsi sono legati alla percezione fisica del suono,

quindi il sistema tattile, somestesico, propriocettivo e vestibolare che caratterizzano

la prima pulsione alla vita di questa nuova creatura.

Il vestibolo ha le seguenti funzioni:è un cervello primitivo; è un organo di relazione

spaziale per l’organizzazione del movimento, elabora la risposta antigravidica,

sollecita la partecipazione corporea totale è una centrale energetica; la sua funzione

uditiva è legata all’analisi quantitativa ed è centrata sui ritmi. Un'altra caratteristica di

quest’organo è la capacità di governare la ricezione delle vibrazioni. Nell'orecchio

interno strettamente connessa al vestibolo troviamo la coclea grazie alla quale il

bambino percepisce la melodia e i diversi suoni, gravi o acuti. La coclea è a forma di

chiocciola, al suo interno troviamo l'organo del Corti dotato di ciglia che si

sposteranno mosse dalle vibrazioni è completamente operante verso la ventesima

settimana e capaci di rivelare suoni diversi, nella parte più esterna si percepiscono i

suoni acuti, mentre in quella più interna i suoni più gravi. La coclea si abbozza verso

10 - 11 settimane ed è collegata attraverso il nervo uditivo all'area uditiva del

cervello, verso le 24 settimane anche la corteccia è pronta per decodificare i suoni e

quindi l'orecchio è pronto per sentire La coclea è sensibile alle onde di spostamento

presenti nel liquido amniotico secondo un'acuità crescente. Se il vestibolo rileva ed

organizza i movimenti di una certa ampiezza, la coclea si presta alla ricezione dei

movimenti meno ampi identificabili con le vibrazioni che appartengono al range

dell'udibile. Nell'orecchio interno si sviluppa un sistema percettivo che codifica

simultaneamente due modalità sensoriali il suono e le grandi vibrazioni legate al

movimento ( Gellerich 1993).

Grazie ai sistemi somestesico, propriocettivo e vestibolare l’embrione non solo riceve

le vibrazioni e le pressioni provenienti dal mondo uterino, ma riceve anche

informazioni sui propri movimenti, una sorta di feedback che gli dà la primaria

conferma circolare della sua stessa vitalità.

Il feto in utero inizia ad esercitare il gusto, l'olfatto e la vista. Percepisce i suoni e i

ritmi del corpo materno, reagisce alle posture e ai movimenti cullanti della

deambulazione, sente la voce, avverte le emozioni. In questo ambiente risuonante e

Page 14: Esperienze in Musicoterapia Vol II

12

danzante è un soggetto attivo che percepisce, memorizza, esplora, conosce. Gli studi

citati nel loro insieme avvertono che nella genesi di un bambino esiste una relazione

tra la necessità ed il caso, tra l'innato e l'appreso, tra la coercizione del programma

genetico e il gioco della vita[ELISA BENASSI, 1998a]

Per quanto riguarda il movimento Fava Vizziello (1981) evidenzia come nel feto

sono presenti tutti i patterns motori fin dalla ventesima settimana e che nella seconda

parte della gravidanza questa attività motoria troverà una sua organizzazione. Il

sistema motorio assume una notevole importanza poiché il movimento ha un

significato relazionale; nel rapporto con la madre e con il padre ha un alto contenuto

emotivo e psicologico; per questo non dobbiamo fare un’analisi del movimento del

feto solo quantitativa, ma soprattutto funzionale e psicologica perché fa parte delle

prime esperienze di dialogo e ascolto fetali.

E’ interessante una riflessione di Milani Comparetti (1985), secondo cui il feto

presenta una “competenza a nascere” per indicare la partecipazione attiva del feto al

parto attraverso i movimenti; inoltre parla di creatività fetale segno evidente di una

certa volontarietà e capacità di protagonismo, quindi di personalità prenatale.

Le esperienze sensoriali dell'epoca fetale sono decisive per lo sviluppo del sistema

nervoso del nascituro, influenzandone le connessioni sinaptiche, inoltre le

stimolazioni dell'ambiente uterino informano il bambino su ciò che avviene nel

mondo extrauterino aiutandolo ad entrare in dialogo con questo mondo esterno

ancora apparentemente sconosciuto.

Molte sono quindi le variabili per il “sentire” del bambino: variazioni ormonali,

nutrienti, variazioni dinamiche

Il suono non è un elemento neutro in quanto struttura queste “variazioni” nella

gestante, ed il bambino sfrutta queste “sensazioni” per caricarsi energeticamente.

Basti pensare alla posizione dei piedini del bambino sotto il cuore della mamma: il

suo battito cardiaco stimola in continuazione le piante dei piedi. La voce materna con

le sue caratteristiche melodiche, ritmiche, timbriche e prosodiche coinvolge il feto

totalmente creando un primo stato di empatia. Il suono è per il feto un’esperienza

emozionale diretta,perché imprime tutto il suo sistema neurosensoriale.

Page 15: Esperienze in Musicoterapia Vol II

13

Numerose ricerche mostrano come il bambino distingue, memorizza, ricorda e quindi

apprende dall'esperienza uterina, inoltre possiede una memoria transnatale che gli

permette di ricordare dopo la nascita particolari stimoli presentati durante la

gravidanza, prima fra tutti, la voce materna, di cui ne riconosce le caratteristiche, sia

che queste vengano veicolate dal liquido amniotico o dal mezzo aereo. Il suono è

elemento di continuità esperienziale tra la vita prenatale e la vita post-natale.

Righetti osserva come la madre venga influenzata dallo stato emotivo del feto e si

crei una reazione circolare tra i due evidenziando come il perno del processo sia

l’elaborazione psicologica fetale.

Il processo secondo il quale il feto passa allo stato di un essere in grado di registrare e

rielaborare sentimenti ed emozioni viene definito come formazione dell’io prenatale;

infatti ogni esperienza e ogni attimo di vita intrauterina diviene parte di un bagaglio

esperienziale del feto tanto da consideralo un particolare stato dell’io e quindi come il

primo tipo di stato dell’io. [PIER LUIGI RIGHETTI, LAURA SETTE, 2000, PAG 129].

LA PSICOFONIA DI M. L. AUCHER

La Psicofonia mette in evidenza come l’uomo sia “Per–sona”, ovvero un “ Uomo

sonoro” che si dispone a ricevere e ad emettere vibrazioni. Lo sviluppo armonico di

ogni persona richiede la presenza del suono; il corpo umano è uno strumento

musicale che risuona ed emette vibrazioni.

La Psicofonia nasce in Francia negli anni 50’ per opera di una musicista e cantante,

Marie Louise Aucher che mostrò le corrispondenze esistenti tra le vibrazioni sonore e

il corpo umano; inoltre dimostrò che il canto accresce le funzioni vitali e migliora

l’umore; nel 1960 venne depositata dal prof. Chauchad all’Accademia delle Scienze

di Parigi una sua cartografia con i punti di vibrazione e risonanza del nostro corpo e

successivamente vennero pubblicati altri schemi di attivazione psico-corporea nella

fonazione.

M. L. Aucher evidenziò le corrispondenze tra le note e i punti dell’agopuntura.

Page 16: Esperienze in Musicoterapia Vol II

14

Ad ogni suono emesso, in base

alle frequenze prodotte, nel

corpo risuonano una vertebra e

i gangli paravertebrali da cui si

dipartono i nervi diretti agli

organi interni; in questo modo

gli stessi organi interni

mandano informazioni al

sistema nervoso centrale

attraverso il midollo spinale

Ai toni più gravi

corrispondono la zona degli

arti inferiori, man mano che si

sale di tonalità si va a

stimolare il bacino, il torace, la

testa fino alla corona, che

simboleggia l’apertura alla

spiritualità.

L’essere umano è investito di

un’energia lenta nella parte

inferiore del corpo e da vibrazioni veloci nella parte superiore. [ELISA BENASSI 2001]

La zona dei piedi risuona in corrispondenza del primo Do del pianoforte, alla seconda

ottava corrispondono gli arti inferiori (dal Do2 al Do3), con la terza ottava risuonano

le zone comprese tra il coccige e la prima vertebra lombare (da Do3 a Do4), alla

quinta ottava risuonano le zone comprese tra la prima vertebra dorsale e l’ultima

vertebra dorsale, le vertebre cervicali non hanno corrispondenze sonore particolari,

perché risuonano sempre, essendo le corde vocali una sorta di diapason che vi si

appoggia, dal Do 5 al Do6 viene stimolata la testa fino alla corona. Ogni metamero

del tronco corrisponde a una nota.

Page 17: Esperienze in Musicoterapia Vol II

15

Il suono è come se “passeggiasse “ nel nostro corpo per uscire e parlare di noi

attraverso la voce nei suoi aspetti ritmici, melodici e timbrici. La voce si esprime

attraverso il canto e la parola: gli armonici gravi danno profondità alla voce, i medi

calore e gli acuti brillantezza.

Grazie alla voce si può accedere direttamene ai bisogni più profondi e per mezzo del

colore della voce lavorare sugli affetti e i sentimenti.

I nostri cinque sensi sono uno strumento privilegiato per scoprire il mondo esteriore

ma anche per entrare in contatto con il nostro mondo interiore; la voce, infatti, ha una

correlazione diretta con le funzionalità sensoriali. Il corpo e la sensorialità si attivano

totalmente nella ricezione delle vibrazioni.

Dall’incontro di M. L. Aucher con Chantal Verdière ostetrica, che vide nel canto la

manifestazione più armonica della madre al bambino, e un ginecologo di fama

internazionale F. Leboyer fautore della nascita senza violenza, nasce il Canto

Prenatale. [ELISA BENASSI, 1998]

Iniziò così un periodo di sperimentazione all’ospedale di Pithiviers.

Nel 1995 nasce il collegio delle Psicofoniste, formate da M. L. Aucher, per

proseguire nelle ricerche e promuovere la Psicofonia.

L’ALBA DEI SENSI: L’APPROCCIO ALLA PRENATALITÀ DI M. L. AUCHER

M. L. Aucher continuava la sua professione d’insegnante di canto parallelamente al

lavoro di Psicofonista; fu proprio grazie ad una sua allieva che iniziò a incuriosirsi

sull’influsso dei suoni per l’embrione e il feto. Questa allieva aveva cantato durante

tutta la gravidanza fino al momento del parto, e il suo bambino aveva delle capacità

sensoriali superiori alla media.

Osservò che i figli di cantanti di professione (con estensione da bassi) avevano gli arti

inferiori molto tonici e iniziavano a camminare precocemente. Il figlio di una coppia

di cui lei soprano e lui basso aveva una perfetta armonia degli arti (superiori e

inferiori).

Page 18: Esperienze in Musicoterapia Vol II

16

Tutte queste osservazioni portarono l’Aucher a verificare come i suoni della voce

materna stimolino soprattutto la zona che va dalla testa al tronco, mentre la voce del

padre la zona che va dagli arti inferiori al tronco, (è interessante osservare che la zona

degli affetti e dei sentimenti è stimolata da entrambi i genitori); affermò in seguito

che il sistema nervoso del bambino durante il periodo fetale riceve i suoni in funzione

del suo sistema nervoso personale e prima di nascere porta inscritto in se la scala

sonora [M. L. AUCHER,1981]. (scoperta e depositata all’Accademia delle Scienze di

Parigi).

La voce dei genitori grazie alle sollecitazioni motorie e tonico-foniche è un richiamo

alla vita e marca l'esistenza del bambino formando il sé neurofisiologico, emozionale

e mentale, inoltre predispone alla futura acquisizione del linguaggio.

Ancora una volta vediamo che il suono è attivatore vitale a livello neurologico e

cellulare, ma anche emotivo, affettivo e mentale, e apre i primi canali

comunicazionali e relazionali.

Cantando anche la madre si tonifica, si dinamizza e si rilassa. Quando la donna vive

un rapporto sereno con il proprio corpo e il proprio bambino, controlla i riflessi, è più

calma e lucida, anche il travaglio e il parto vengono vissuti con minor dolore, sono

più veloci e diventano un’esperienza di ulteriore avvicinamento tra madre e bambino.

Parteciparono ai corsi di Psicofonia delle ostetriche e delle levatrici, e questo diede

l’inizio al Canto Prenatale allontanandole ogni dubbio sull’utilità del canto in

gravidanza. Alla maternità di Pithivers le gestanti iniziarono a controllare il proprio

perineo con i movimenti del bacino, a tonificare i muscoli e a scioglierli, utilizzare il

diaframma e regolare il respiro.

Melodia, poesia e ritmo, diventarono gli imperativi di tutti i lavori di M. L. Aucher, il

bambino dopo la nascita ritrovava le impressioni prenatali che lo aiutavano a calmare

il pianto e i piccoli o grandi dolori. L’Amore che nasce non è possessivo perché è

Amore per la vita, amore che veicola un profondo rispetto dell’altro, Amore che

insegna Amore.

Nasce a Pithiviers la Maternité chantante e venne inaugurato il primo corso di Canto

prenatale.

Page 19: Esperienze in Musicoterapia Vol II

17

Oltre al canto prenatale venne portato avanti anche il canto familiare, infatti le coppie

che avevano vissuto l’esperienza di canto prenatale sentivano il bisogno, anche dopo

il parto, di continuare a cantare in un processo di armonizzazione familiare.

Accompagnando la vita della gestante che diventa madre accompagna anche la vita

della nuova famiglia che si riarmonizza, ma soprattutto da voce ad una nuova vita che

entra nel mondo.

Oggi il canto Prenatale è una proposta di canto e di espressione vocale per la donna in

gestazione.

Le sedute di canto prenatale comprendono il riscaldamento, le decontrazioni, le

attivazioni, l’ascolto e soprattutto il canto con vocalizzi e canzoni [Aspettar

cantando: la musicoterapia e la relazione circolare precoce, contributo di E.Benassi

in PIER LUIGI RIGHETTI, LAURA SETTE, 2000] .

Le basi su cui poggia tale progetto sono quelle della Psicofonia; si tratta di un lavoro

musicoterapeutico in tutti i sensi, poiché studia e opera nella relazione suono-essere

umano. Il soggetto e protagonista dell’ Aspettar Cantando è il complesso rapporto

suono-gestante-suono. La gestante scopre il proprio essere suono, soggetto recettore

ed emittente di vibrazioni.

La voce conduce la persona ad accogliere e integrare il cambiamento in atto. La

madre si scopre a cercare con affetto il contatto con il proprio bambino attraverso i

silenzi, i dialoghi interiori, la qualità armonica della voce, la parola.

Questo comporta dal punto di vista delle dinamiche collegate alla percezione del

tempo, la progressiva inscrizione della maternità nel tempo senza fine del qui ed ora

denso, di elementi affettivi del passato, ma contemporaneamente orientato al futuro

che sembra incarnarsi proprio nel bambino oggetto di amore: è parte di sé che si

proietta nella storia. [ELISA BENASSI, 1998b].

Di questo cambiamento nella percezione del tempo ne deve tener conto il

musicoterapeuta per realizzare una relazione sonora efficace tanto dal punto di vista

comunicativo, quanto da quello terapeutico. La regressione coinvolge tutti coloro che

Page 20: Esperienze in Musicoterapia Vol II

18

partecipano al processo terapeutico, compreso lo stesso musicoterapeuta, che riscopre

il suo essere stato contenuto per poter egli stesso contenere.

Ciò che musicalmente caratterizza la gravidanza è una spiccata recettività che orienta

all'ascolto del sé e del bambino, per questo il musicoterapeuta deve saper scoprire e

tutelare questi delicati equilibri che stanno nascendo tra la madre, le sue esperienze

inconsce e il bambino.

La madre ha il corpo completamente proteso all'ascolto del bambino e l'interazione

con il nascituro ha forma, tempo, intensità e ritmo specifici, ed è interessante notare

come questi siano gli stessi elementi del linguaggio musicale [ELISA BENASSI,

1998b].

La musica può così operare quel contenimento fonico primario poiché:

• è un linguaggio preverbale,

• la produzione e la fruizione musicale poggia sulle onde celebrali alfa cosi

come la gravidanza e l'infanzia,

• ha un carattere regressivo e contenitivo,

• colpisce l'affettività influenzando gli elementi arcaici del cervello prima delle

reazioni cognitive,

• suscita reazioni a livello funzionale psicovegetativo, psicologico e sociale,

• evoca i ricordi anche persi nell' inconscio,

• caratterizza lo stato creativo

• è un elemento transizionale

• è uno spazio di dialogo e di comunicazione dove si possono ricreare gli

elementi della diade madre- bambino della triade madre padre bambino e

quindi della struttura familiare.

La musicoterapia si rivela uno strumento di estrema utilità, infatti, permette la

creazione dell’identità sonora dell'essere umano attraverso il suono, il ritmo ed il

movimento e quindi il dialogo tonico-fonico tra la madre ed il bambino

Sin dall'inizio vivere significa 'suonare' e 'risuonare'.

La nascita del suono può essere equiparata alla nascita di un bambino.

Page 21: Esperienze in Musicoterapia Vol II

19

Il training psicofonetico per il parto chiamato “Partorir Cantando” nasce nel 1994

nel reparto di Ostetricia e Ginecologia diretto dal Prof. Michele Angiolillo

dell’Ospedale Carlo Poma di Mantova grazie al lavoro della Psicofonista Elisa

Benassi. L'uso della voce avviene solitamente nel periodo più impegnativo del

travaglio: viene spesso utilizzata per esprimere il dolore ed ha un ruolo fondamentale

nella produzione di endorfine, le sostanze oppioidi per mezzo delle quali avviene

un'analgesia autogena. [ELISA BENASSI, 1998b].

Lo specifico della preparazione al parto attraverso il suono è il fatto di considerare la

gestante un soggetto attivo, e il canto è la pratica che maggiormente attiva il corpo. Si

ottiene quindi: la profondità del respiro, il sostegno del fiato, il controllo posturale, la

risonanza ossea, la percezione di un'onda vibratoria che investe il bambino.

Attraverso il sostegno del fiato si realizza il sostegno del sé; la postura necessaria alla

corretta fonazione fa scoprire l'esistenza di un centro di equilibrio così importante

nelle fasi più impegnative del travaglio; l'attività della muscolatura del torchio

addominale anticipa il lavoro che si compierà quando il bambino dovrà nascere; la

vibrazione sollecita pensieri sul piccolo sentito come essere che partecipa del suono

materno quasi nutrendosene. [ibidem ].

LA MUSICOTERAPIA A FAVORE DEL DIALOGO E DELL’ASCOLTO

Come abbiamo evidenziato, la musica utilizza principalmente il linguaggio non

verbale, questo perché parla al nostro cervello emotivo e permette di entrare in

relazione con l’altro senza utilizzare la mediazione linguistica e le categorie del

linguaggio verbale.

Mente e corpo vengono coinvolti in questa modalità comunicativa: l’ascolto di un

concerto o di una voce o di un suono possono provocare forti emozioni. Emozionare

significa commuovere, cioè mettere in movimento (EMO-AZIONE).

Il suono commuove perché trasporta energia e permette la vita. Il suono diviene così

veicolo e mediatore di una modalità comunicativa e terapica specifica. L’elemento

Page 22: Esperienze in Musicoterapia Vol II

20

principale del suono è la VIBRAZIONE, mediante il fenomeno vibratorio come il

suono noi possiamo generare e trasmettere energia, entrare in vibrazione e far entrare

l’altro in vibrazione.

Il musicoterapeuta diventare recettivo alle vibrazioni altrui per promuovere

l’integrazione con coerenza e armonia.

Deve saper percepire le vibrazioni altrui entrando in risonanza e instaurando una

modalità comunicativa che lo renda autentico ESPERTO IN UMANITÀ’. Anche M.

Scardovelli [Scardovelli, 1999], nelle sue numerose ricerche in Musicoterapia ha

rilevato la necessità di un’educazione all’ascolto e al dialogo che parta dal terapeuta

stesso.

Ogni essere vivente ha come componente fisica dimostrabile la VIBRAZIONE.

Il suono può guarire i mali del corpo e dell'anima. Le origini della cura delle malattie

con i suoni e la musica possono essere rintracciate nella preistoria, nella cultura della

Grecia classica, nel medioevo fino ai giorni nostri. Risalgono al secolo scorso,

invece, le vere e proprie ricerche scientifiche sulle modificazioni fisiologiche indotte

dalla musica attraverso la misurazione dei suoi effetti sulla respirazione, il ritmo

cardiaco, la circolazione e la pressione sanguigna. La musica agisce sul sistema

neurovegetativo (che regola le funzioni del corpo quali la traspirazione, il ritmo

cardiaco, la pressione sanguigna) e facilita la liberazione delle emozioni e delle

risorse creative di ciascuno. L’approccio alla persona è olistico in un’unità

inscindibile di mente e corpo.

Un approccio musicoterapico specifico riguarda la Musicoterapia integrativa: tutto

quanto riguarda la vocalità è integrazione. Perché integrazione con la voce?

Fin dall’antichità la voce ha suscitato l’interesse dell’uomo e gli sono state date

diverse definizioni.

Il Musicoterapeuta Giovanni Maria Rossi la definisce come l’io sonoro, la

manifestazione della persona intesa come identità dell’essere umano.

Page 23: Esperienze in Musicoterapia Vol II

21

La voce coinvolge tutto il corpo e non solamente gli organi fonatori, la parola e il

canto hanno un carattere primordiale e simbolico, rappresentano una realtà

emozionale e permettono la coscienza profonda della realtà.

Nell’atto vocale sono contemporaneamente interessate dalla produzione e dalla

fruizione del suono le strutture sensoriali, nervose, motorie in un gioco armonico e

circolare.

Abbiamo visto che la voce richiama alla vita il nascituro, rasserena la madre e non

solo, con la voce la persona diventa strumento e strumentista: è uomo recettore e

trasmittente, raccoglie la vibrazione e risuona. Il gesto vocale con il suo attacco la sua

ampiezza la sua intensità, il suo spazio e il suo tempo e la sua melodia è l’espressione

più completa dell’essere umano e ne evidenzia capacità di ascolto e di dialogo.

In gruppo o da soli, il canto può diventare un'attività liberatoria. La voce, infatti,

rispecchia le condizioni mentali, fisiche ed emozionali di una persona: è lo specchio

dell'anima. Comprendere la propria voce, scoprire come vengono emessi i suoni, è un

ottimo modo per imparare a percepire i significati non espressi celati dietro le parole.

Nella MUSICOTERAPIA INTEGRATIVA l’elemento principale è la voce prodotta

sentita, suonata.

ESPERIENZA DI DIALOGO E ASCOLTO ALLE ORIGINI DELLA VITA GRAZIE

ALLA MUSICA E AL CANTO

Ritengo importante concludere questo articolo riportando la mia esperienza di

“ascolto e dialogo alle origini della vita”: infatti ho sperimentato in prima persona

ciò di cui ho voluto trattare, e perché prima di tutto credo che il musicoterapeuta deva

saper lavorare su se stesso, per poter instaurare un autentica relazione di aiuto con

l’altro.

La mia prima esperienza di ascolto l’ho vissuta nel centro di “educazione

all’ascolto” di via Rovereto 22 a Verona, diretto dal dottor Concetto Campo,

psicologo che, dopo aver frequentato numerosi corsi, attività di tirocinio e lavoro con

Page 24: Esperienze in Musicoterapia Vol II

22

la diretta supervisione del dott. Tomatis, ha potuto aprire uno studio utilizzando la

metodica sperimentata dallo scienziato francese.

L’esperienza è iniziata con un Test d’ascolto, test elaborato da A. Tomatis in grado di

evidenziare le capacità di ascolto del paziente; non si tratta quindi di un test che va a

sondare le capacità uditive.

Successivamente ho fatto 30 ore di ascolto musicale con l’Orecchio Elettronico, un

apparecchio inventato dallo scienziato francese in grado di far entrare in suono nel

corpo e stimolare l’orecchio nelle sua funzione di organo dell’ascolto.

Durante le sedute con orecchio elettronico provavo tranquillità e serenità, sentendo il

bisogno di ascoltare i movimenti fetali, che iniziavano dopo circa 10 minuti

dall’inizio della seduta stessa. Desideravo entrare in relazione con mio figlio,

ascoltandolo e accogliendolo, immaginatomi come viveva il suono che entrava

progressivamente nel mio corpo. Immaginavo che mio figlio stesse vivendo il

medesimo senso di curiosità e tranquillità.

Una curiosità riguarda la mia pressione arteriosa, che essendo molto bassa mi

provoca un forte senso di affaticamento; durante le due ore in cui stavo seduta

ascoltando brani di Mozart o canto gregoriano, non provavo affaticamento e

alzandomi dalla poltrona non avevo alcun giramento di testa (cosa molto frequente

quando mi alzano dal divano o da una sedia).

Ho notato che il bambino in utero si muoveva maggiormente con i suoni filtrati o

durante il canto Gregoriano; soprattutto le ultime sedute con suono sopra gli 8000Hz

stimolavano moltissimo mio figlio che appena iniziava il brano lui si muoveva; in

alcuni casi sembrava infastidito.

Le sedute con Orecchio Elettronico mi hanno sempre dato una sensazione di ricarica

e di equilibrio personale. Mi sono sentita più consapevole di me stessa e ho preso

maggiormente coscienza del mio corpo.

Terminato il ciclo di terapia con il metodo Tomatis, ho iniziato il primo livello di

Psicofonia con la psicofonista Elisa Benassi.

Ogni livello di Psicofonia viene accompagnato da un test sulla persona chiamato

Cliché dei suoni, nel quale si osserva il modo con cui il nostro corpo risuona e vibra.

Page 25: Esperienze in Musicoterapia Vol II

23

Man mano che si susseguivano gli incontri sentivo il suono faceva vibrare alcune

zone del mio corpo, in particolare questa vibrazione toccava il mio piccolo Francesco

accarezzandolo. Grazie alla vibrazione riuscivo a prendere coscienza dei mie confini

corporei che in questo periodo si erano notevolmente ampliati: mi sentivo

piacevolmente “tonda”. Il bacino era abitato da Francesco e dal suono e la mia voce

acquistava maggior calore e ricchezza di armonici; anche il torace permetteva il

passaggio del suono verso il bacino e molte tensioni che sentivo nella zona cervicale

pian piano si allentavano.

La postura acquisita con il metodo Tomatis grazie al training di Psicofonia diventava

sempre più naturale lasciandomi una sensazione di equilibrio. Uno dei maggiori

risultati l’ho ottenuto sulla respirazione diaframmatica che diventava sempre più

naturale e automatica: l’inspirazione e l’espirazione si armonizzavano nell’emissione

sonora. Grazie al respiro avevo la percezione di cullare il mio bambino.

Il suono che entrava nel mio corpo arrivando sino ai piedi mi ha aiutato a percepire la

pianta del piede facendola appoggiare completamente al suolo di modo da farmi

provare la sensazione piacevole di attaccamento alla terra. Quando una parte del mio

corpo era particolarmente tesa il suono la faceva emergere e distendere molto

velocemente.

Cantando, con la coscienza che il suono entrava nel mio corpo arrivando fino a

Francesco, ho provato per la prima volta la sensazione di cullarlo infondendogli

tranquillità e serenità. Stava nascendo chiaramente la relazione madre-bambino

attraverso un dialogo creativo e un ascolto empatico; tutto questo grazie al canto.

Ogni rappresentazione mentale aveva colori caldi e brillanti; il tempo e lo spazio

avevano cambiato forma: il primo rallentando si accordava con il mio bambino,

mentre il secondo ampliandosi più spazio attorno a me per poter “proteggere la

pancia”.

A questo proposito è interessante notare che ero arrivata ad “odiare” le percussioni

poiché avevo la sensazione che percuotendo la pelle del tamburo percuotessero la mia

pancia e Francesco al suo interno.

Page 26: Esperienze in Musicoterapia Vol II

24

Il suono ha permesso alla mia creatività di trasformarsi in melodia e poesia: la

gravidanza è un momento privilegiato nel quale si coglie il miracolo della vita e

quindi attraverso il canto e il suono delle parole nascevano riflessioni profonde

sull’esistenza, la coscienza di essere e di esistere per qualcun altro e la gioia di vivere

le relazioni famigliari; entravo in quella che Fromm definì “logica dell’essere” e in

questo caso dell’essere per l’altro. Ma per amare l’altro è importante saper amare se

stesso, non si può essere di aiuto all’altro se prima non ci si è armonizzati. Questa

armonizzazione la si vive attraverso un’esperienza di Psicofonia.

Ho proposto alla mia famiglia di vivere un esperienza di Canto Famigliare,

desideravo aiutare Linda ad esternare le emozioni che nascevano dall’attesa di un

fratellino, e permettere a me e mio marito di condividere emozioni e preoccupazioni:

riarmonizzando l’intera famiglia.

Con la Psicofonia potevamo creare un ambiente pronto ad accogliere una nuova vita,

in grado di stimolare il desiderio di comunicazione che porta con sé ogni essere

vivente che nasce e cresce.

Coinvolgendo la famiglia, la mia gravidanza diventava un periodo di attesa e

preparazione per tutti.

Il risultato immediato fu una complicità tra di noi nel dedicare una canzone a

Francesco; i cambiamenti venivano vissuti serenamente e risultava più semplice

comunicare e verbalizzare emozioni.

Abbiamo sentito Francesco come membro della famiglia, generando un nuovo

legame, ma soprattutto, gli abbiamo regalato e ci siamo regalati una canzone. Dono e

reciprocità sono elementi essenziali per vivere un’esperienza d’amore.

Ricordo che sia alla nascita di Francesco che a quella di Linda vidi sulla porte della

nursery la seguente poesia di Dorothy Law Nolte : III bbbaaammmbbbiiinnniii iiimmmpppaaarrraaannnooo ccciiiòòò ccchhheee

vvviiivvvooonnnooo

Se i bambini vivono con le critiche, imparano a condannare

Se i bambini vivono con l'ostilità, imparano a combattere

Se i bambini vivono con la paura,imparano a essere apprensivi

Se i bambini vivono con la pietà, imparano a commiserarsi

Page 27: Esperienze in Musicoterapia Vol II

25

Se i bambini vivono con il ridicolo,imparano a essere timidi

Se i bambini vivono con la gelosia,imparano a provare invidia

Se i bambini vivono con la vergogna,imparano a sentirsi colpevoli

Se i bambini vivono con l'incoraggiamento,imparano a essere sicuri di se

Se i bambini vivono con la tolleranza,imparano a essere pazienti

Se i bambini vivono con la lode, imparano ad apprezzare

Se i bambini vivono con l'accettazione, imparano ad amare

Se i bambini vivono con l'approvazione, imparano a piacersi

Se i bambini vivono con il riconoscimento,imparano che e' bene avere un obiettivo

Se i bambini vivono con la condivisione,imparano a essere generosi

Se i bambini vivono con l'onesta, imparano a essere sinceri

Se i bambini vivono con la correttezza, imparano cos'è la giustizia

Se i bambini vivono con la gentilezza e la considerazione,imparano il rispetto

Se i bambini vivono con la sicurezza,imparano ad avere fiducia in se stessi e nel

prossimo

Se i bambini vivono con la benevolenza,imparano che il mondo e' un bel posto in

cui vivere

I bambini imparano grazie all’esperienza, per amare devono sentirsi amati, per donare

devono vivere un’ esperienza di dono; la musicoterapia grazie a questo tipo di

esperienza di Canto Famigliare permette al bambino di cogliere al di là delle parole

ciò che vuol dire reciprocità e amore, nella semplicità del dono di una canzone a sé e

all’altro.

È stato molto bello dare significato agli abbracci e ai baci, come elementi efficaci per

ristrutturare l'armonia familiare; questi hanno anche un contenuto simbolico dando

risposta al bisogno di comunicazione e autostima. Abbiamo provato persino a cantare

con i baci, questo dava anche un piacevole massaggio al corpo.

L’esperienza positiva di canto durante l’ultimo periodo di gravidanza mi ha aiutato a

indirizzare le energie durante il travaglio e il parto e ci ha ricordato durante i primi

mesi di puerperio che possiamo comunicarci amore attraverso una canzone, che solo

Page 28: Esperienze in Musicoterapia Vol II

26

attraverso l’armonia e l’unione famigliare si possono superare piccole o grandi ansie

e frustrazioni che nascono da una nuova esperienza di vita. Abbiamo sperimentato la

capacità di ascoltarci e dialogare attraverso la musica.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE Perché parlare di ascolto e di dialogo?

Una persona una volta mi disse che sicuramente c’era un motivo se abbiamo una

bocca sola e due orecchie, forse dovremo essere più capaci di ascoltare piuttosto che

di parlare!

Per instaurare una relazione efficace e costruttiva è fondamentale saper ascoltare e

prima ancora sapersi ascoltare.

Il dialogo diventa un Dialogo Creativo [FRANCO LAROCCA, 1992], capace di portare

una novità in noi stessi e negli altri. Il linguaggio nasce dall’ascolto e cresce

nell’uomo come espressione della sua umanità.

Tomatis è uno degli studiosi del nostro secolo che ha saputo vedere al di là della

apparenza fenomenologica della realtà per cogliere quello che caratterizza l’essenza

della natura umana, è riuscito a cogliere l’uomo nel suo essere più profondo, in modo

olistico, vedendolo inserito all’interno del suo ambiente relazionale e fisico. L’uomo

diventa ciò che deve essere grazie al soddisfacimento del bisogno di relazione e di

comunicazione, già presente dalla notte uterina.

Non è solo una filosofia quella di Tomatis, è un antropologia, l’antropologia

dell’ascolto, che si apre ad una pedagogia in grado di aiutare l’uomo a percepire il

suo “dover essere” in tensione verso la realizzazione propria e altrui.

La Psicofonia di M. L. Aucher permette di far risuonare il corpo e vivere una

profonda esperienza di dialogo e di ascolto di se stessi e dell’altro; è una autentica

esperienza di musicoterapia rivolta all’armonizzazione, all’equilibrio e capace di

aprire la persona al dialogo e all’ascolto. Il canto il respiro il corpo nella sua interezza

si accordano con l’universo, facendo vivere alla persona il suo essere vibrazione

armonica. E’ un metodo che accompagna l’uomo dal suo crescere nell’utero materno

Page 29: Esperienze in Musicoterapia Vol II

27

fino alla morte vista come momento e fase della vita stessa. L’uomo quindi pian

piano si libera prendendo coscienza di se stesso e del proprio progetto storico.

La musicoterapia può aprire la persona al dialogo e all’ascolto grazie alla sua capacità

di comunicare a livello analogico, grazie alla sua struttura formale fatta di ritmo,

movimento, silenzio.

La musica tocca la nostra struttura più profonda, il nostro corpo viene stimolato da un

rango molto vasto di vibrazioni e questo avviene dal concepimento. La voce della

madre richiama il figlio alla vita, per questo motivo è importante che le gestanti ne

prendano coscienza, evitando tutta una serie di handicap indotti. Un’esperienza di

musicoterapia è in grado di far rinascere il desiderio di comunicazione anche in

persone con gravi deficit psicofisici.

La frase più bella e significativa che mi risuona sempre nella mente e accompagna il

mio lavoro è: “Tutto è vibrazione”, questa frase mi fa sentire parte di un tutto in

grado di dare energia vitale, favorire la relazione la comunicazione e il rispetto

profondo della vita. Credo che un educazione al dialogo e all’ascolto permettano al

musicoterapeuta di portare avanti un cammino di formazione che si trasforma

progressivamente in educazione permanente; fungano da base per il suo lavoro

terapeutico, come elementi essenziali per creare sintonizzazione e armonizzazione

nell’altro

Page 30: Esperienze in Musicoterapia Vol II

28

BIBLIOGRAFIA

ALESSANDRA MAURI, CARLA TINTI, 2002, formare alla comunicazione, Erikson,

Trento

ALFRED TOMATIS, 1992, l’orecchio e la vita, tutto quello che dovreste sapere

sull’udito per sopravvivere, Baldini & Castoldi, Milano.

ALFRED TOMATIS, 1998, ascoltare l’universo dal big ben a Mozart, Baldini &

Castoldi, Milano.

ALFRED TOMATIS, 2000, come nasce e si sviluppa l’ascolto umano, Red Edizioni,

Como.

ALFRED TOMATIS, 2001, dalla comunicazione intrauterina al linguaggio umano, la

liberazione di Edipo, Ibis, Como-Pavia.

ALFRED.TOMATIS, 1996, la notte uterina, la vita prima della nascita e il suo universo

sonoro, Red Edizioni, Como.

ALIX ZORZILLO PALLAVICINO, 2002, nascere in musica, ed. Borla Roma

ALVIN J. 1981, terapia musicale, Armando Editore Roma.

CONCETTO CAMPO, 1993, Il metodo Tomatis, Riza Scienze, Roma

CONCETTO CAMPO, 2002, Introduzione al metodo Tomatis, Università degli Studi di

Ferrara

DANIEL STERN, 1999 Nascita di una madre, Mondatori, Milano

ELISA BENASSI, 1998, Il canto prenatale e i vissuti delle madri, in Voce e movimento,

a cura di F. Larocca, Atti del V convegno di Musicoterapia e Danzaterapia,

Università degli Studi di Verona.

ELISA BENASSI, 1998a, Il feto apprende in utero?, in Nuove prospettive in ostetricia

e neonatologia, Aspetti del benessere fetale e interazioni biologiche madre-nascituro,

a cura di C. Zara e F. Polatti, Università degli Studi di Pavia

ELISA BENASSI, 1998b Preparare alla nascita con il suono e la musica in La

medicina dei suoni - l'esperienza relazionale come cura del sè, a cura di G. G. Perilli e

F. Russo, ed. Borla, Roma.

Page 31: Esperienze in Musicoterapia Vol II

29

ELISA BENASSI 2001, La voce in gioco tra impressione ed espressione, in

.Museterapia per l’handicap oltre la diversità le abilità, a cura di F.Larocca, Atti del

VIII Convegno Internazionale di Musicoterapia, Università degli Studi di Verona

FRANCO LAROCCA, 1992, Dialogo Creativo, Morelli Editore, Verona.

FRANCO LAROCCA, 1997, Follia e Creatività, Sermitel, Roma

FRANCO LAROCCA, 2000, Nei Frammenti L’intero, Franco angeli Milano

FRANCOIS DELALANDE, 2001, la musica è un gioco da bambini, Franco Angeli,

Milano

GIULIA CREMASCHI TROVASI, 2001, il corpo vibrante, edizioni scientifiche Magi,

Roma.

GISEPPE COLOMBERO, 1988 Dalle parole al dialogo, edizioni San Paolo, Torino.

ISABELLE PEREZ, La musica e il cervello, in Enciclopedia della Musica, Garzanti,

Milano.

M. L. AUCHER, 1981 Maternità che cantano, in L’alba dei sensi le percezioni

sensoriali del feto e del neonato, a cura di Etienne Herbinet e Marie Claire Busnel,

edizione Cantagalli.

MARISA D’ALONSO Ottobre 2003, Dai voce al tuo parto, dal mensile Insieme, RCS

periodici, anno XXIV, n°10.

MARIA MONTESSORI 1970 La scoperta del Bambino, Garzanti, Milano

MARTINET S. 1990 la musica del corpo, Erikson Trento.

MASSIMO BALDINI, 2003, educare all’ascolto, La Scuola, Brescia

MAURO SCARDOVELLI, 1999, musica e trasformazione, Borla Editore, Roma.

MICHEL IMBERY, La musica e il bambino, in Enciclopedia della Musica, Garzanti,

Milano.

NATALINA LORIA, 2001, Dal corpo allo strumento musicale, Edizioni Scientifiche

Magi, Roma

PIER LUIGI RIGHETTI LAURA SETTE, 2000, Non c’è due senza tre, Bollati Boringhieri.

POSTACCHINI, 2001 Musica emozioni e teoria dell’attaccamento, in Musica e

Terapia, Quaderni italiani di Musicoterapia sezione di Genova, n°1

Page 32: Esperienze in Musicoterapia Vol II

30

POSTACCHINI, RICCIOTTI, BORGHESI, 1995, Lineamenti di musicoterapia. Carrocci,

Roma

ROLANDO BENENZON, 1997, la nuova musicoterapia, Phoenix, Roma

WATZLAWICK, BEAVIN, JACKSON, 1971 La pragmatica della comunicazione umana,

Astrolabio, Roma.

Page 33: Esperienze in Musicoterapia Vol II

31

LA PRASSI DELL’OSSERVAZIONE

Valutazione del Cambiamento in Musicoterapia

di Paola Rocchia

“L’interesse rende l’interpretante capace di interrogare le cose,

e il rispetto lo rende capace di ascoltarle”

Luigi Pareyson “Estetica della formatività”

Page 34: Esperienze in Musicoterapia Vol II

32

Page 35: Esperienze in Musicoterapia Vol II

33

L’OSSERVAZIONE

Osservare potrebbe sembrare una cosa facile e scontata, perché tutti i giorni siamo

spettatori attivi e passivi della realtà. Tuttavia osservare una persona con l’obiettivo

di coglierla in tutte le sue sfaccettature e nel suo divenire continuo, non fa parte

dell’osservazione “distratta” a cui siamo abituati. Quando sosteniamo di aver colto la

realtà pecchiamo di presunzione. Qualsiasi fotografia facciamo della realtà non potrà

mai essere la realtà stessa: la mappa non è sovrapponibile al territorio. Il dato

osservato nasce dalla combinazione della realtà di fronte a noi e della produzione

creativa della nostra mente. Anche se cercassimo di essere neutrali, non potremmo

osservare la persona che dal nostro punto di vista. Non è facile distinguere quanto

appartiene ai dati nella loro oggettività e quanto appartiene alla soggettività

dell’osservatore. Più ci nascondiamo dietro l’aspirazione di neutralità e non rendiamo

espliciti i nostri pensieri, desideri e vissuti emotivi, più sarà difficile rielaborare la

nostra esperienza di osservazione, distinguendo quello che è nostro, da quello che

realmente appartiene all’altro.

Partendo da questo presupposto è necessario resistere alla tentazione di collegare la

situazione al passato e a qualcosa di già vissuto, o di proiettarla nel futuro, dando così

spazio ai nostri desideri: è importante vivere il momento istante per istante. Il nostro

sforzo deve essere quello di ricercare costantemente un punto ideale da cui poter

osservare, un punto che sia a quella giusta distanza che ci permetta di mettere a fuoco

la persona. Questo innanzitutto perché anche se ogni persona sembra sempre identica,

in realtà è costantemente in movimento. Inoltre vanno messe da parte teorie ed

esperienze passate che costituiscono una difesa per non vivere a pieno il momento e

per non lasciarci provocare dalla situazione. Ogni nostra percezione, convinzione o

modello è frutto di molteplici operazioni di generalizzazione, cancellazione e

distorsione e ogni modello è un insieme coerente di convinzioni che però ci fa vedere

il mondo in un certo modo nascondendocene altre e definendo così “uno stato di

coscienza2”. L’osservazione non è un momento dove si applicano le proprie

conoscenze teoriche, ma è un apprendere dalla situazione: si apprende dall’oggetto, 2 SCARDOVELLI MAURO – Musica e trasformazione – Edizioni Borla, 1999, Roma

Page 36: Esperienze in Musicoterapia Vol II

34

ma anche da se stessi. “Apprendere dall’esperienza è una forma di conoscenza

permeata di profonda emotività.3” Quindi in realtà l’osservazione si basa su uno

scambio reciproco. Abbandonando il capire e sospendendo il giudizio, attraverso il

sentire irrazionale possiamo comprendere la persona. L’obiettivo dell’osservazione

deve essere, infatti, anche quello di cogliere il non visto. Il presupposto è calarsi nella

situazione con attitudine accogliente, senza agire, mantenendo un’attenzione

fluttuante. Le nostre percezioni, infatti, sono l’unica cosa che ci può mettere in

contatto con il reale, ma dobbiamo essere disponibili al confronto.

L’osservatore molto spesso sente l’esigenza di agire, di orientare gli eventi osservati,

di dare una forma a quanto osserva interpretandolo e dando un ordine alla

complessità dei dati sensoriali. Tuttavia bisogna contrastare questo desiderio e

rimanere in attesa, senza fare congetture, finché non si verifica l’evento o non si

osserva un elemento che faccia luce su dati che sembrano tra loro incongruenti e

incomprensibili. L’osservatore deve avere la cosiddetta “capacità negativa”, cioè

quella che Bion definisce “la capacità di sopportare il non senso4” finché una forma e

un ordine non appaiano quasi da sé. L’osservazione è, infatti, comprendere, cioè

come dice l’etimologia della parola stessa “contenere in sé”.

L’osservatore attraverso questa esperienza affina la sua sensibilità, sviluppa un suo

spazio mentale ed impara a contenere le sue emozioni proprio perché le ha portate

alla luce, le ha riconosciute e ha dato loro un nome e non perché le ha nascoste,

trincerandosi dietro a teorie e a parole come “obiettività” e “neutralità”.

L’osservazione insegna ad essere recettivi, a tollerare e a contenere le emozioni in

gioco, a migliorare la capacità di porre attenzione e di interrogarsi su ciò che si

osserva.

3 A cura di CARLO e RITA BRUTTI - Quaderni di Psicoterapia Infantile, Uso e abuso dell’osservazione – Edizioni Borla, 1996, Città di Castello (PG) 4 Ibid.

Page 37: Esperienze in Musicoterapia Vol II

35

Il lavoro su se stessi è fondamentale per riuscire a liberarsi da costruzioni e

sovrastrutture che coprono e nascondono la nostra confusione interiore, per rimanere

nudi, “pervenendo a semplicità e naturalezza.5”.

L’osservazione in un incontro di musicoterapia può spaziare su moltissimi elementi,

tutti rilevanti e con complesse interconnessioni tra loro. Di conseguenza, per rendere

analizzabili gli incontri è stato necessario limitare il campo di indagine solo ad alcune

delle variabili in gioco. L’attenzione è centrata sul soggetto, mentre l’analisi del

mezzo e dell’influenza dell’universo umano del terapeuta sul soggetto stesso restano

sullo sfondo.

Tra i vari approcci possibili per cercare di analizzare i cambiamenti di un utente, ho

scelto di elaborare e sperimentare uno strumento di osservazione. Uno strumento di

osservazione, in questa visione, non diventa un modo per nascondersi dietro modelli

e teorie, per orientare e guidare gli eventi osservati, per non vivere il momento e

uscire dalla relazione, ma vuole sottolineare un requisito fondamentale

dell’osservazione stessa: l’osservazione presuppone un atteggiamento intenzionale. È

proprio l’intenzionalità a contraddistinguere l’osservazione in un incontro di

musicoterapia da quella occasionale che si utilizza nella quotidianità. Per riuscire a

cogliere la persona che abbiamo di fronte è importante che il protocollo

dell’osservazione contenga la cronaca rigorosa degli eventi, la descrizione della

atmosfera emotiva, le costruzioni e le distorsioni create dalla mente dell’osservatore.

Proprio per questo è bene fermarsi al piano del visibile tenendo in un contenitore

separato emozioni e vissuti, ed è opportuno non entrare nel piano simbolico per il

quale ci si dovrebbe rifare a un modello di riferimento preciso.

INDIVIDUAZIONE E ANALISI DEGLI INDICATORI

Nel cercare una griglia che fungesse da guida all’osservazione, sono stati scelti degli

indicatori che potessero dare un quadro ricco del soggetto, e che potessero toccare il

mondo del soggetto a vari livelli: cognitivo, emotivo, affettivo, relazionale,

5 A cura di CARLO e RITA BRUTTI - Quaderni di Psicoterapia Infantile, Uso e abuso dell’osservazione – Edizioni Borla, 1996, Città di Castello (PG)

Page 38: Esperienze in Musicoterapia Vol II

36

comunicativo. Nell’orientarsi tra le innumerevoli scelte possibili sono state seguite le

seguenti linee guida.

La musicoterapia è una disciplina che non si limita solo al suono e alla musica, ma

che considera anche il corpo e il movimento di conseguenza sono stati utilizzati degli

indicatori che permettessero di cogliere anche i cambiamenti a livello corporeo e

motorio. Per questo i primi indicatori scelti sono stati “Sguardo” e “Postura e

Movimento”.

Inoltre, poiché in questi incontri la musica è stata utilizzata come terapia, nella

convinzione che quello che avviene musicalmente esprima metaforicamente la vita

del soggetto stesso anche in ambito non musicale, sono stati scelti degli indicatori più

strettamente musicali. “Comportamento ritmico”, “Voce”, “Strumenti” sono tre

indicatori di lettura complessa del mondo del paziente.

Infine sono stati individuati come indicatori i parametri “Comunicazione” e

“Relazione”, strettamente legati tra loro e insiti nella natura stessa della musica e

della musicoterapia. Il suono sin dall’infanzia, nella relazione madre-bambino, è

comunicazione e dialogo ed è allo stesso tempo intermediario nella relazione

musicoterapeuta–paziente.

Durante un incontro di musicoterapia, quando attraverso un’azione, un suono o un

movimento generiamo un’evoluzione della situazione e una trasformazione, quello

che muta non sono solo parametri corporei o musicali, ma anche e soprattutto

parametri relazionali. È per questo che considero la relazione come il parametro

sintesi che include e riunisce tutti gli altri.

Gli indicatori scelti sono quindi: Sguardo, Postura e Movimento, Comportamento

ritmico, Voce, Strumenti, Comunicazione e Relazione. Per capire la loro rilevanza in

musicoterapia e cosa comunicano del soggetto è necessario approfondirli uno alla

volta.

Page 39: Esperienze in Musicoterapia Vol II

37

SGUARDO

Lo sguardo è una componente importante della comunicazione non verbale e di

conseguenza è rilevante in un incontro di musicoterapia, dove tutta la comunicazione

non verbale assume un grande significato.

Lo sguardo ha una doppia valenza. Da un lato è un’attività sensoriale, in stretta

coordinazione con l’attività muscolare e ha la funzione di organizzare lo spazio.6 Da

questo punto di vista ci può dare alcune indicazioni sulla percezione sensoriale del

soggetto e sulla sua capacità di discriminare.

Dall’altro lato lo sguardo sottende a una serie di meccanismi psicologici.

Il bambino usa il contatto visivo come modalità per esplicare le prime relazioni. Il

contatto visivo della madre con il bambino è un intenso scambio affettivo e

arricchisce molto il processo di attaccamento. La musicoterapia trae spunto dal

rapporto primario madre–bambino7 8 e considera il contatto visivo come un elemento

importante nella relazione terapeutica. Infatti, lo sguardo è una ricca fonte di

comunicazione che esprime il contesto emozionale ed affettivo. Il contatto oculare tra

terapeuta e paziente non necessariamente è diretto, ma può avvenire indirettamente

attraverso lo sguardo condiviso alla stesso strumento.

Lo sguardo inoltre è anche il primo mezzo con cui il bambino manifesta attenzione ed

è un parametro interessante per valutare attenzione e interesse del soggetto. Bisogna

anche considerare che un ritardo dello sviluppo può causare problemi allo sviluppo

dell’attenzione visiva.

La vista è l’unico sistema sensoriale che può essere regolato in termini di chiusura e

apertura, e, a questa regolazione, sono collegati diversi fattori psicologici. Per questa

sua caratteristica esso mette in evidenza la disponibilità alla relazione con il

terapeuta, con il setting, con l’ambiente e diventa una ricca modalità comunicativa,

quando il soggetto lo investe verso l’esterno. I musicoterapeuti incoraggiano i

6 GILBERTO GOBBI - Il corpo in gioco, Collana di Psicomotricità 6 - Edizioni Res, 2002, Verona, pag. 24. 7 MAURO SCARDOVELLI – Il dialogo sonoro – Cappelli Editore 8 TONY WIGRAM, BRUCE SAPERSTON, ROBERT WEST – Manuale di arte e scienza della musicoterapia – casa editrice Ismez, 1997, Roma – Harwood Publishers GmbH, 1995, Amsterdam – pag. 325 - 335

Page 40: Esperienze in Musicoterapia Vol II

38

bambini ad osservare sia gli oggetti del gioco, sia l’adulto o gli altri bambini del

gruppo, proprio per favorire la relazione e la comunicazione.

Lo sguardo quindi rivela una molteplicità di elementi: percezione sensoriale,

attenzione, interesse, apertura–chiusura alla relazione, stato tonico–emozionale.

Diventa rilevante osservare a che cosa si rivolge lo sguardo, la sua intenzionalità e

presenza, il gesto–sguardo, elementi però a cui non si possono attribuire significati

univoci, ma che vanno interpretati alla luce della conoscenza del soggetto. Inoltre

osservare unicamente lo sguardo (se è diretto, indiretto, agli strumenti, al terapeuta,

se l’utente osserva, …) non ci può dare una visione globale del soggetto: è necessario

anche che questo parametro sia messo a confronto con altri indicatori, come Postura

e Movimento, Relazione, a cui è strettamente connesso.

In una relazione terapeutica infine non è rilevante solo lo sguardo del soggetto, ma

anche l’essere guardati. Lo sguardo del terapeuta comunica accoglienza o rifiuto ed è

uno strumento di cui è importante essere consapevoli. Spesso, infatti, un contatto

diretto può essere troppo stimolante e rischia di non mettere il soggetto a proprio agio

e quindi anche lo sguardo va modulato attentamente.

POSTURA E MOVIMENTO

Il corpo rappresenta il nostro modo di presentarci al mondo e di essere riconosciuti.

Esso ci dà la percezione di noi stessi, della nostra vita emotiva, ci aiuta a strutturare i

concetti di spazio e tempo, a costituire la nostra personalità, lo schema e l’immagine

corporea, a costruire il pensiero, a regolare la relazione con l’altro.

Il nostro corpo è scolpito da esperienze passate e presenti che si depositano spesso in

maniera inconscia lasciando traccia di sé. Il corpo racchiude la complessità di

presente e passato, di aspetti cognitivi, affettivi ed emotivi. Proprio per questo il

linguaggio del corpo, sebbene sia universale, è estremamente particolare ed

individuale. Osservando attentamente ogni gesto e qualità del movimento, ogni

sfumatura nella postura e nell’uso dello spazio si può avere uno scorcio del mondo

interno e dello stato mentale del soggetto che si muove.

Page 41: Esperienze in Musicoterapia Vol II

39

Il primo elemento che va preso in considerazione è il tono, cioè lo stato di tensione

muscolare. Il tono da un lato è legato al livello di maturazione e organizzazione

neurofisiologica,9 dall’altro è legato strettamente con la reazione emotiva e

relazionale del soggetto verso l’ambiente. Come ognuno di noi ha potuto

sperimentare nella propria esperienza il nostro stato di tensione aumenta e diminuisce

in relazione all’andamento delle nostre emozioni. Questo stretto legame tra tensione

tonica e psichica fa sì che il tono sia l’espressione delle nostre emozioni.

Il tono è soggetto a diverse variazioni e regolazioni. Da un lato c’è un tono di base

legato alle esperienze toniche primitive, vissute nella primissima infanzia e in epoca

fetale, collegate prevalentemente alle emozioni e all’affettività.10 A questo tono di

base è collegata la postura, cioè le attitudini e gli atteggiamenti abituali.

Dall’altro lato il tono ha un andamento mutevole ed è legato al presente, al momento,

all’umore, alle sollecitazioni ambientali e si integra e assimila con il tono di base.

Il tono quindi è sintesi tra presente e passato, assume significato anche nelle relazioni

con l’altro e proprio per questo è considerato una delle categorie della comunicazione

analogica: la comunicazione tonica è la base della comunicazione primaria e

successivamente della comunicazione gestuale e verbale.

La comunicazione tonica rappresenta una relazione intuitiva ed immediata con l’altro

perché è connessa ad un sentire l’altro più che ad un capire e molto spesso non è

esprimibile attraverso il linguaggio verbale. Il tono è un pilastro fondamentale della

relazione empatica e permette la parziale identificazione con l’altro.

Il tono, proprio per questo motivo, funge da antenna orientando il corpo verso

l’esterno. L’orientamento e la distanza in una situazione relazionale sono indicatori

estremamente significativi che permettono al tempo stesso al soggetto il dominio

dello spazio e l’estensione della comunicazione.11

Si può evincere tutto ciò anche prendendo in considerazione l’evoluzione

psicogenetica del bambino. Il bambino comunica inizialmente attraverso il contatto

9 GILBERTO GOBBI - Il corpo in gioco, Collana di Psicomotricità 6 - Edizioni Res, 2002, Verona 10 Ibidem 11 A. LAPIERRE, B. AUCOUTURIER – La simbologia del movimento – casa editrice Padus, Cremona

Page 42: Esperienze in Musicoterapia Vol II

40

diretto con la madre e i messaggi tonici che egli riceve ed emette. Il dialogo corporeo

è quindi la fase iniziale e fondamentale della comunicazione con il mondo. Crescendo

il bambino inizia a creare una distanza progressiva nella comunicazione, “distanza

che passa attraverso l’oggetto transizionale, attraverso il contatto e l’allontanamento

dell’oggetto, il contatto e l’allontanamento dell’altro, fino alla nozione di

permanenza, ben studiata da Piaget, che permette una comunicazione astratta

attraverso il simbolo dell’oggetto assente e che conduce al linguaggio e a tutti i mezzi

di comunicazione astratta.12”. La conquista della distanza si traduce anche in

un’apertura alle relazioni con il mondo che diventano progressivamente più ampie.

Questa tendenza si rispecchia anche nello sviluppo motorio, che procede verso

l’esterno, in senso prossimo distale.13 Infatti, le parti centrali del corpo maturano più

precocemente e diventano funzionali prima di quelle situate alla periferia. L’altra

tendenza dello sviluppo motorio che si interseca con la prima è il passaggio

dall’attività generica a quella specifica: i movimenti diffusi vengono seguiti

gradualmente da azioni differenziate e controllate, allo stesso modo in cui procedono

le abilità relazionali del bambino.

Altro elemento fondamentale nell’analisi del corpo è il movimento.

Il movimento rivela le competenze motorie, cognitive ed affettive del soggetto

essendo anch’esso espressione dell’unione indissolubile di corpo e psiche. Infatti, nel

corpo l’azione ha una doppia valenza: è azione verso l’esterno, agita nello spazio

reale e allo stesso tempo è interna, vissuta a livello emotivo. La massiccia motricità,

presente nelle prime fasi dello sviluppo infantile, non è solo fine a se stessa ma

rappresenta anche le prime esperienze mentali ed emozionali del bambino. Infatti,

movimento e apprendimento sono connessi inestricabilmente: solo attraverso

l’assimilazione delle esperienze sensomotorie il bambino acquista la consapevolezza

del proprio corpo, inizia a costruire una sana immagine di sé e da qui può sviluppare

il pensiero simbolico e il linguaggio orale. Il movimento è quindi l’espressione

fondamentale dell’agire umano e del comportamento e rivela, nella sua natura 12 Ibidem, pag. 38 13 HILLMAN BOXILL EDITH - La musicoterapia per disabili mentali - Omega Edizioni, 1991, Torino

Page 43: Esperienze in Musicoterapia Vol II

41

relazionale, la capacità di adattamento alla realtà. C’è armonia nell’azione e nel

movimento quando cognitivo ed emotivo sono ben integrati. L’azione, che è

movimento vissuto profondamente e investito all’esterno, costituisce la sintesi di

questi vari aspetti del corpo.

Spesso un ritardo dello sviluppo motorio è il primo segno visibile di un problema di

sviluppo. Le disabilità motorie corrispondono a gradi diversi di deficit della motricità

grossolana, fine e percettivo-motoria fino alla completa mancanza di deambulazione

e sono collegati in grado variabile a deficit sensomotori. A causa del ritardo e della

deprivazione sensoriale spesso non sono stati stimolati e sviluppati movimenti

volontari ed imitativi, con tutte le limitazioni che questo comporta sia alla costruzione

dell’immagine di sé, sia alla possibilità di conoscere e relazionarsi con la realtà

esterna. Questi deficit, che riguardano tutti i domini prestazionali, infatti,

costituiscono un notevole ostacolo all’interazione della persona con l’ambiente.

La musicoterapia attraverso la stimolazione sensomotoria del binomio musica–

movimento può migliorare le abilità fisiche e portare ad un benessere emotivo e ad

una maggiore capacità di apprendimento. La musicoterapeuta Gertrud Orff considera

musica e movimento come entità indivisibili, come due modalità espressive che si

intrecciano inevitabilmente e questo per la natura stessa della musica: “la musica

stessa è una struttura tonale ordinata su un tempo che si muove nello spazio.14”. La

struttura circolare della musica, attraverso il fluire del ritmo, può essere efficace

soprattutto per lo sviluppo, l’amplificazione e l’armonizzazione dei movimenti di

base. L’attività motoria è fondamentale nell’approccio Orff alla musicoterapia, che

sostiene che sperimentare la musica attraverso il movimento del corpo e il

movimento del corpo attraverso la musica promuove l’attenzione, la concentrazione,

la memoria e la percezione dello spazio e del corpo, il contatto con gli altri,

l’interazione sociale, l’immaginazione, la sensibilità e la creatività.

Se analizziamo il corpo da un punto di vista strettamente musicale inoltre ci

accorgiamo come suono e corpo siano inscindibili.

14 EDITH HILLMAN BOXILL - La musicoterapia per disabili mentali - Omega Edizioni, 1991, Torino, pag. 143

Page 44: Esperienze in Musicoterapia Vol II

42

Il corpo funge da antenna nella percezione sonora. Il suono può essere captato e

vissuto non solo dall’orecchio, ma primariamente attraverso la partecipazione totale

del corpo. In effetti, il feto già a 12 settimane percepisce gli stimoli sonori attraverso

la vibrazione ossea, quella cutanea superficiale e quella profonda a livello viscerale.

Solo successivamente, a 22–23 settimane il nervo uditivo connette la coclea alla

regione cerebrale corrispondente e il feto può udire. Ecco perché il corpo è il luogo

dove il suono e la musica vengono sentite e vissute e non pensate. Il nostro corpo è

quindi primariamente una cassa di risonanza. Il suono nel corpo viene esperito sia

come percezione interna che esterna.

Inoltre il corpo è esso stesso strumento musicale. Nel corpo si intersecano diversi

ritmi che si incatenano uno all’altro formando una complessa struttura poliritmica: il

ritmo del respiro, del cuore, del passo, il ritmo sonno-veglia, della fame, fino ad

arrivare ai cicli ormonali. Si aggiungono ad esso le componenti melodiche di tutti i

suoni endogeni.

Il corpo è anche sonoramente espressivo essendo allo stesso tempo cordofono,

aerofono, idiofono e membranofono. Sembra addirittura che i primi strumenti

musicali si siano ispirati nelle loro forme alle varie parti del corpo e che siano nati

come prolungamento del corpo stesso per ampliarne le sue modalità espressive. Si

può quindi leggere il nostro corpo come corpo sonoro vibrante, in cui il suo stato

tonico rappresenta l’accordatura di tale strumento.

Inoltre non si può tralasciare il fatto che il corpo è il nostro mediatore nella relazione

musicale e a maggior ragione in un contesto di terapia, dove c’è l’attuazione di un

dialogo. La relazione con gli strumenti e con la musica è prima di tutto vissuta a

livello corporeo. In ogni relazione con l’altro le espressioni corporee divengono

comunicazione e linguaggio. Tutti i comportamenti non verbali, come i gesti delle

mani, esprimono informazioni importanti e sono una ricca sorgente di conoscenza.

Nella lettura dei comportamenti non verbali non bisogna dimenticare però che essi

hanno anche una forte connotazione culturale. I comportamenti non verbali vengono

usati per informare l’ascoltatore dello stato d’animo di chi li esprime. I gesti

comunicano le intenzioni, segnalano la disponibilità e la loro comprensione spesso

Page 45: Esperienze in Musicoterapia Vol II

43

non è verbalizzabile perché permettono espressioni che non rientrano in uno schema

categorico, ma che riflettono ancora aspetti dello stato che sta vivendo il soggetto.

L’aspetto cognitivo passa in secondo piano in favore della conoscenza delle

emozioni. Tutto questo rende il corpo un elemento fondamentale in musicoterapia e

indicatore significativo che necessita di un’attenta osservazione delle sue

manifestazioni soprattutto nei suoi aspetti qualitativi.

COMPORTAMENTO RITMICO

Il ritmo racchiude in sé tre grandi aspetti: quello percettivo, motorio e affettivo.

Il ritmo nella sua espressione ed organizzazione segue l’evoluzione delle strutture

anatomiche del sistema nervoso centrale e delle diverse funzioni psicomotorie

presenti nel bambino.15 Così inizialmente e per un lungo periodo trova le sue origini

nel vissuto corporeo per poi passare successivamente al piano mentale dove può

essere utilizzato come linguaggio musicale. Nel bambino non si sviluppa solo la

capacità di produrre progressivamente ritmi autonomi, poi reattivi ed infine

espressivi, ma anche di elaborare, appropriarsi e modificare l’impronta dei ritmi

esterni. “L’accordo, le disarmonie, i rapporti sincronici e non, sono alla base

dell’evoluzione del ritmo e del suo dinamismo.16”

Il ritmo inizialmente, nella prima fase ontogenetica, è senza regole o sequenze

prestabilite, è senza spazio e tempo logico sia a livello motorio che del vissuto.

Infatti, è legato soltanto alle esigenze primarie e segue la legge del caso e delle

necessità biologiche.

Le funzioni ritmiche tuttavia sono molte plastiche ed è importante considerare

l’ambiente e i fattori di condizionamento, soprattutto quelli iniziali del rapporto

madre-bambino. Nella relazione con il bambino è l’adulto a doversi adattare in modo

prevalente ai ritmi del bambino. Il bambino sentendosi ascoltato e vivendo

regolarmente nel tempo queste esperienze di sintonizzazione sui suoi ritmi,

15 BERGES JEAN – Ontogenesi dei ritmi - tratto da “La clinica della Psicomotricità” – a cura di Carli e Quadrio – Feltrinelli 16 BOSCAINI FRANCO – Il ritmo fra dipendenza e autonomia – Res, anno IV, aprile 1996

Page 46: Esperienze in Musicoterapia Vol II

44

esperienze emotive e relazionali, ripetitive e significative, può inserirle nella propria

memoria tonica e prevederle nel loro succedersi. Questa continuità, ripetitività e

prevedibilità permette la regolarizzazione dei ritmi del bambino. La prima

sintonizzazione adulto-bambino è caratterizzata quindi da una certa fusionalità. Via

via che la relazione procede, sempre all’interno di una dipendenza, ma nella graduale

separazione dal bambino, e che diventa sempre più reciproca e complementare, anche

il ritmo si va strutturando in modo comunicativo. Lavorando con bambini ed adulti

con gravi difficoltà di apprendimento si ha spesso a che fare con un comportamento

pre-ritmico, cioè con l’incomprensione di un ritmo o della concatenazione ritmica

degli eventi, cioè col fatto che un evento sonoro possa generare quello dopo. Suonare

ritmicamente può aiutare a mettere ordine perché aiuta a predire e ad anticipare

eventi, ad associare due o più eventi e a creare connessioni mnemoniche.

Progressivamente la disorganizzazione caotica e aritmica sfocia in una produzione

armonica e controllata a livello corticale. Allo stesso tempo i ritmi vegetativi “si

sviluppano in stretta connessione con la vita emotiva ed istintiva del bambino e si

esprimono in una ritmicità aleatoria preferenziale, collegata con lo stato tonico.17”.

Fra i 3 e i 5 anni si entra nel periodo dell’organizzazione dell’attività ritmica

spontanea grazie alla mielinizzazione del Sistema Nervoso. Il sistema nervoso gioca

un ruolo determinante nell’organizzazione e nel controllo delle configurazioni

ritmiche, gli impulsi del ritmo vengono percepiti, passano per il talamo e arrivano al

settore del cervello che presiede ai sensi.18 Il moto insito nel ritmo permette la

trasmissione continua degli impulsi. Tuttavia non bisogna dimenticare che per

favorire una corretta organizzazione motoria ritmica è necessario anche

l’investimento affettivo.

Fraisse nel cercare di definire il ritmo si rifà a Platone il quale afferma che il ritmo “è

l’ordine nel movimento.19”. Questa definizione quindi lega il ritmo non alla natura,

ma all’organizzazione del movimento e quindi generalizzando all’uomo e alla 17 BERGES JEAN – Ontogenesi dei ritmi - tratto da “La clinica della Psicomotricità” – a cura di Carli e Quadrio – Feltrinelli 18 Ibidem 19 PAUL FRAISSE – Psicologia del ritmo – Armando editore, 1996, Roma – Presses Universitaires de Franc, 1974, Paris, pag. 8

Page 47: Esperienze in Musicoterapia Vol II

45

psicologia. Il ritmo prima di essere una realtà sonoro–musicale, è quindi

l’organizzazione dell’esperienza corporea nello spazio e nel tempo.

Sul piano fisiologico il ritmo può essere scomposto in più fasi:

Una fase attiva, in cui il movimento viene agito;

una fase passiva, in cui il movimento viene lasciato scorrere;

un breve momento di riposo;

un richiamo tonico verso il successivo movimento.

L’alternarsi di queste fasi nel tempo crea un ritmo senza sosta. Il ritmo quindi al

livello più elementare è la ripetizione dello stesso stimolo ad una frequenza costante e

come afferma Platone è “la caratteristica ordinata della successione.20”.

La regolarità permette il funzionamento del sistema di anticipazione e la possibilità di

sviluppare la sincronizzazione sensomotoria, cioè la capacità di far coincidere lo

stimolo sonoro con la risposta sonora. Lo sviluppo delle aspettative e

dell’anticipazione sono strettamente legate all’attenzione e sono cruciali nella

comprensione del processo ritmico. Wundt afferma che “l’emozione prodotta dal

ritmo deriva dalla successione ripetuta di fasi di aspettativa e soddisfazione21”.

Quando si cerca il sincronismo nei movimenti di più persone o effetti sul piano

affettivo l’accento diventa un elemento importante. La musica è caratterizzata da

tempi forti e deboli a cui si può far corrispondere sul piano psicologico

rispettivamente il “confermare” e “l’inviare”. A questi si aggiungono gli accenti che

possono essere creati da cambiamenti nell’intensità o nella durata.

Inoltre il ritmo è legato strettamente alla durata e al tempo, e come afferma Fraisse

“il ritmo è nel tempo e dispone delle durate sul piano quantitativo e qualitativo.22”. La

durata, da un punto di vista fisico, è il tempo di permanenza del suono e, dal punto di

vista musicale, è collegato con il tempo. Il tempo, in musica, indica il movimento più

o meno rapido a cui attenersi nella esecuzione di un brano.

20 L. BUNT – Musicoterapia – Edizioni Kappa, Roma, pag. 91 21 PAUL FRAISSE – Psicologia del ritmo – Armando editore, 1996, Roma – Presses Universitaires de Franc, 1974, Paris, pag 9 22 ibid. pag. 13

Page 48: Esperienze in Musicoterapia Vol II

46

Vi sono tante percezioni soggettive del tempo. Da una parte siamo strettamente legati

ad un’ampia gamma di tempi biologici come il battito cardiaco, il respiro, il

camminare, il ritmo metabolico, l’attività neurale e i cicli più lunghi, come quelli

mestruali o renali. Dall’altra la percezione del tempo ha una connotazione culturale.

Sono stati fatti numerosi studi sulla percezione del tempo, ma in musicoterapia, al di

là delle correlazioni tra funzionamento fisiologico e durate, è rilevante l’armonia o la

disarmonia con il tempo. La disorganizzazione ritmica si manifesta quando uno

stimolo esterno non produce una risposta adattata e concatenata oppure dal punto di

vista relazionale quando il ritmo di una persona si discosta troppo da quello altrui.

Spesso molti soggetti hanno difficoltà nella sincronizzazione delle risposte. La

sincronia con se stessi e anche con il mondo circostante è un’importante misura della

salute. Il livello di organizzazione o disorganizzazione ritmica della persona, e quindi

l’armonia interna e nelle relazioni con l’ambiente, sono elementi fondamentali in

musicoterapia e possono essere valutati osservando la presenza, l’assenza, il livello di

organizzazione (in battute, in sequenze…), la flessibilità, la consapevolezza

(imitazione di modelli ritmici, …) della pulsazione.

Uno degli obiettivi della musicoterapia è quello di lavorare sui ritmi della persona.

Infatti, sostenendo il tempo di ognuno, si può creare un contatto iniziale che permette

poi di muoversi ad esplorare altre esperienze ritmiche e temporali. È importante

aiutare il soggetto a ritrovare i propri ritmi personali per imparare ad essere in

sintonia, in equilibrio tonico-emotivo, con quelli ambientali ponendo così le basi per

la comunicazione. Partendo dal ritmo del soggetto si può poi stimolare

l’apprendimento della sincronizzazione di un movimento con il suono per il quale è

cruciale l’anticipazione dell’evento susseguente. L’intervallo tra i suoni diventa un

segnale addizionale.

È importante modulare la durata del suono ed essere consapevole del modello

temporale di ognuno sia per mantenere viva l’attenzione, sia perché talvolta un

bambino può far fronte a una piccola quantità di informazione sonora per volta.

Inoltre lavorare sulla durata può essere d’aiuto a far focalizzare l’attenzione.

Page 49: Esperienze in Musicoterapia Vol II

47

Da un punto di vista dinamico le fasi che costituiscono il ritmo (fase attiva, passiva,

di riposo, di preparazione al successivo movimento) possono essere lette come un

accumulo di energia seguito dalla liberazione. In questa lettura il ritmo diventa

pulsione orientata e si presta a dare energia, unità, stabilità ed organizzazione

all’individuo e al gruppo.

Nelle persone in cui la comunicazione con l’ambiente è fortemente ridotta a causa di

vari deficit, spesso si possono osservare comportamenti ripetitivi come camminare,

battere ritmicamente le dita, dondolare, sventolare le mani. In questi contesti il

comportamento ritmico serve ad allentare la tensione, ma tale comportamento ciclico,

monotono e sempre uguale a se stesso, non è ritmo, perché manca il quadro di

riferimento, cioè quel movimento d’insieme che dà senso e struttura e ordine al

susseguirsi di tempi forti e deboli. Il ritmo, quando è strutturato e quando si esplica

non in modo ciclico, ma lineare e temporale, è un fattore terapeutico vitale perché ha

il potere di focalizzare l’energia e di organizzare la percezione della successione

temporale.

Il ritmo è un movimento di insieme che riunisce in sé tutti questi elementi e diventa

anche ripetizione, divenire, differenziazione, sintonia, relazione con sé e con l’altro.

Esso porta ordine ed energia ed è proprio per questa sua caratteristica che il ritmo dà

vitalità anche al non movimento e al silenzio. Il silenzio e la pausa, come sanno bene

i musicisti, sono essenziali per dare spazio e significato al suono e vanno utilizzati

con consapevolezza anche in musicoterapia. Il silenzio può assumere diverse

sfumature energetiche, può causare ansia, suspense o può costruire piacevoli

sentimenti di attesa. Rompere un silenzio ha un impatto sia fisico che psicologico.

Inoltre il silenzio dà ordine agli eventi sonori e agisce sulla memoria. Così la qualità

del silenzio e l’uso delle pause, come anche la velocità della pulsazione diventano un

indice della stato emotivo della persona e del suo tono.

Un’ipotesi che è emersa nella mia esperienza in musicoterapia è quella che lega il

ritmo all’identità personale. Fraisse osserva come tremiti, dondolamenti o stereotipie,

e in genere attività ritmica spontanea sono molte diffuse e sia che “siano di origine

funzionale quando esiste una minor attività integrativa della personalità, o siano di

Page 50: Esperienze in Musicoterapia Vol II

48

origine organica e comportino l’insorgenza di ritmi motori elementari, rappresentano

un segno di una disintegrazione….23”.

Spazio, tempo e ritmo sono legati alla nozione di separazione: infatti, solo attraverso

le distanze, è possibile rendere distinti e presenti oggetti e persone. Tuttavia la

separazione diventa possibile solo se c’è un’identità e se è acquisita la permanenza

dell’oggetto.

Il fare musica ha luogo in modo sincrono o antifonale. Questi modi comprendono

elementi di accento e differenziazione, di unione e separazione.

Lo scambio dialettico, insito nell’instaurarsi dell’attività ritmica, diventa l’avvio

preverbale alla comunicazione. L’ontogenesi del ritmo diventa preludio al

linguaggio; e la sua storia, dal passaggio dallo stadio sensomotorio a quello

rappresentativo dei ritmi, mostra l’intimo legame con l’intero corpo.

Il ritmo è quindi espressione del verbale e del non verbale, del cosciente e

dell’inconscio, dell’Io e dell’Altro, diventa l’indicatore della qualità comunicativa.

VOCE

La voce esprime l’integrità mente–psiche della persona e può essere considerata al

pari di un’impronta digitale. Nella voce aspetti fisici e fisiologici sono strettamente

legati a quelli psicologici. Essa svela l’accordatura del corpo della persona: tensioni

muscolari, tonicità, consapevolezza del corpo, l’immagine di sé e la nostra relazione

con il mondo esterno ci vengono rivelate dal timbro, dall’altezza, dalla modalità di

emissione, dalla dinamica. Capita spesso di constatare come la nostra voce cambi a

seconda dei contesti emotivi e questo proprio perché la voce è legata all’affettività, e,

le sue modulazioni profonde, sono in stretta correlazione allo stato tonico–

emozionale del corpo.

La voce inoltre è strettamente legata al respiro, la sede del ritmo personale soggettivo,

l’elemento ponte fra interno ed esterno del corpo.

23 PAUL FRAISSE – Psicologia del ritmo – Armando editore, 1996, Roma – Presses Universitaires de Franc, 1974, Paris, pag. 179

Page 51: Esperienze in Musicoterapia Vol II

49

L’intensità della voce, da un punto di vista fisico è legata direttamente all’energia

della sorgente sonora e alla sua potenza. Per descrivere le variazioni dinamiche e

l’intensità, in musica si utilizza una terminologia piuttosto vaga ed imprecisa, che

spazia dal Pianissimo al Fortissimo, e che non ha una scala di misurazione assoluta,

ma relativa alla musica eseguita, alla grandezza del gruppo, alla forma e alle

dimensioni della stanza e al suo arredamento, alle proprietà fisiche degli strumenti

utilizzati e all’impressione soggettiva che se ne ha. I cambiamenti a livello dinamico

si ripercuotono a livello psicologico e fisiologico e influenzano la situazione emotiva

e lo stato d’animo.

L’altezza del suono e quindi della voce è in stretta correlazione invece con tensione e

rilassamento.

Tutte queste caratteristiche rendono la voce uno strumento ricco di informazioni che

va considerato e ascoltato attentamente. Tuttavia proprio perché nella voce si

rispecchiano così tanti elementi e variazioni sottili è bene non fare deduzioni

affrettate sullo stato d’animo delle persone.

Un altro aspetto che rende la voce un indicatore importantissimo è la sua grande

valenza comunicativa e non solo nel verbale.

La voce può essere considerata il primo degli strumenti musicali.

Il canto è la prima forma di espressione musicale spontanea. Nei primi anni di vita il

bambino spontaneamente canta, esplora la sua voce e improvvisa parti di canzoni.

Già nel pianto e nel balbettio di un bambino si possono riconoscere brevi sequenze di

note e dei tratti melodici.

Durante la seconda metà del primo anno la vocalizzazione aumenta notevolmente e di

solito è in risposta a movimenti motori. In effetti, sembra che l’uso della voce sia

facilitato da un’attivazione a livello motorio. Inoltre i bambini rispondono all’ascolto

di musica con suoni di varie tonalità, sia su una vocale che su poche sillabe, con

ritmo amorfo.

All’età di 2 anni il balbettio confuso contiene all’interno parole saltuarie o parti di

parole e si incomincia ad udire un contenuto più tonale e intervallato. A questa età la

maggior parte dei bambini sa cantare. La sperimentazione vocale iniziale sembra

Page 52: Esperienze in Musicoterapia Vol II

50

focalizzarsi sugli intervalli di seconda e di terza, su un ritmo molto semplice,

generalmente 2/4. A 2-3 anni un bambino, quando canta spontaneamente, tiene una

struttura temporale personale e non inerente alla musica e continua a mischiare brani

di melodie imparate con canzoni spontanee.

A 4 anni sanno cantare in modo più o meno appropriato. Sembra che più i bambini

ascoltano canzoni già composte, più man mano che crescono intonano con precisione

melodie e intervalli riproducendo fedelmente le canzoni originali. A 5 anni sembra

che i bambini inizino a mantenere una tonalità stabile in una canzone, o almeno in

gran parte di essa.24

Quindi tutta la sequenza di sviluppo procede dalla prima discriminazione di

caratteristiche grossolane come i contorni e l’altezza, passando per la crescente

consapevolezza della tonalità del bambino di 5 anni, fino alla capacità di un ragazzo

di rilevare piccoli cambiamenti nelle dimensioni dell’intervallo. Il bambino in tutte

queste fasi di sviluppo acquista lentamente la padronanza di questo suo complesso

strumento musicale che è la voce.

L’uso della voce all’interno di un incontro di musicoterapia viene fortemente

incoraggiato perché favorisce una molteplicità di obiettivi. Il canto può creare un

sentimento di integrità generato proprio dal fatto che nella produzione vocale una

persona diventa essa stessa strumento che origina il suono. Cantare a, per e con

un’altra persona è un mezzo per prendere contatto e comunicare e può stimolare la

consapevolezza di sé e degli altri. Cantare e vocalizzare può essere utile a mobilitare

l’energia e a focalizzarla. Il canto è un mezzo di auto–espressione: la linea e lo

schema ritmico della melodia possono rispecchiare ed esprimere stati d’animo,

sentimenti ed emozioni. Inoltre proprio per la stretta interconnessione fra melodia e

linguaggio, la voce cantata può diventare un punto di passaggio per la comunicazione

verbale: cantare melodie e frasi melodiche tocca in modo diretto la fonazione, la

prosodia e la cadenza, l’intonazione, l’inflessione e la qualità della voce. La voce può

essere utilizzata per esplorare e conquistare lo spazio, per allargare i propri confini

24 L. BUNT – Musicoterapia – Edizioni Kappa, Roma, pag. 121 - 125

Page 53: Esperienze in Musicoterapia Vol II

51

corporei, per eliminare la distanza nella relazione,25 diventando così affermazione di

sé.

La voce per tutti questi motivi è forse il più rilevante degli strumenti musicali ed è un

importante elemento comunicativo non solo quando si esplica nel linguaggio verbale,

ma anche nel non verbale. Il tono di voce veicola una serie di informazioni che

spesso sono più rilevanti del contenuto stesso delle parole espresse. Infatti, se ci

rifacciamo alla relazione madre–bambino che è fonte di ispirazione per il modello

relazionale terapeutico in musicoterapia,26 la prima cosa che distingue un bambino è

il timbro della voce parlata ed è per questo che la voce provoca delle risonanze

profonde a livello psichico ed emotivo sia sull’emittente sia sull’ascoltatore. La voce

cantata è una sorgente di stimolo sensoriale ed emotiva.

È rilevante quindi considerare la voce in tutti i suoi aspetti: la voce parlata, cantata,

esplorata anche come rumore; la sua intensità ed energia; i contenuti verbali ed

emotivi che esprime; la padronanza e l’uso che se ne fa; sia che essa nasca spontanea,

imitativa o in risposta a quella del terapeuta. Tutto questo rende la voce un indicatore

che racchiude la complessità e la ricchezza del soggetto.

STRUMENTI

Accanto al corpo e alla voce, strumenti musicali primari, in musicoterapia si

utilizzano una gamma di strumenti piuttosto ampia. L’uso e il significato che si

attribuisce agli strumenti non è univoco: ci sono diverse chiavi di lettura.

Infatti, come afferma Benenzon, “Lo strumento in musicoterapia costituisce un tutto.

Ciascuna delle sue parti avrà un’importanza ai fini della comunicazione: la

conformazione, la temperatura, la forma, il colore, la sonorità, la qualità degli

elementi e dei materiali che lo compongono27”. Gli strumenti musicali in

25 A. LAPIERRE, B. AUCOUTURIER – La simbologia del movimento – casa editrice Padus, Cremona 26 SCARDOVELLI MAURO – Il dialogo sonoro – Cappelli Editore 27 R. O. BENENZON, G. WAGNER, V. H. DE GAINZA – La nuova musicoterapia – Phoenix Editrice Soc. Coop. Arl, 1997, Roma, pag. 19

Page 54: Esperienze in Musicoterapia Vol II

52

musicoterapia acquistano una loro identità e vita che li rende unici e peculiari, e li

trasforma da oggetti a facilitatori del dialogo terapeuta–paziente.

Per avvicinarsi a comprendere la loro identità può essere significativa la conoscenza

dell’evoluzione degli strumenti musicali e del loro uso nelle diverse ere evolutive del

genere umano. Questa evoluzione può essere assimilabile a quella del bambino dalla

nascita in poi, attraverso le varie fasi di sviluppo. Alcuni autori sostengono che il

bambino scopre l’uso degli strumenti musicali più o meno nella stessa scansione

sperimentata dall’umanità, ed evolve psicofisicamente in modo da rispecchiare

l’evoluzione antropologica in generale28.

I primi strumenti musicali sembra fossero utilizzati dalle comunità di cacciatori per

dare suono e enfasi a quei movimenti della danza che non potevano essere accentati

dal battere delle mani o dei piedi. I primi strumenti sembra fossero sonagli, strumenti

a concussione che suonano per scuotimento, appartenenti alla famiglia delle maracas,

come quelli che usano i bambini per giocare. I danzatori li portavano appesi alle

caviglie, alle ginocchia, alla vita, al collo. Erano costruiti con materiali vari (gusci di

noce, semi, noccioli, denti, zoccoli di animali) e progressivamente si sono sempre più

diversificati per forme, dimensioni e suoni.

Le percussioni sembra siano apparse dopo i sonagli. All’interno di tale gruppo

troviamo una grandissima varietà di strumenti che si differenziano per l’utilizzo dei

più disparati materiali, per le forme, le dimensioni e i suoni che emettono. I primi

tamburi sembra fossero costituiti da buche scavate nel terreno e ricoperte di corteccia,

al lato delle quali i danzatori percuotevano il terreno producendo suoni sordi e

profondi. Da questi primi e rudimentali tamburi, le percussioni si sono evolute,

modificate e trasformate dando vita a moltissimi strumenti, tra cui le percussioni

armoniche come gli xilofoni, fino ad arrivare alla moderna batteria.

I sonagli e le percussioni sono i primi strumenti a cui si avvicinano i bambini e sono

molto utilizzati in musicoterapia perché non richiedono particolari abilità per suonarli

essendo sufficiente un movimento semplice e grossolano.

28 A cura di LAROCCA F. - Scienze ed Arti per l’Handicap, Atti del 9° Convegno Internazionale di Musicoterapia 2002 - Libreria Editrice Universitaria, 2002, Verona

Page 55: Esperienze in Musicoterapia Vol II

53

Altri filoni d’indagine hanno notato la somiglianza e le affinità degli strumenti con

l’organismo umano e hanno rintracciato le origini degli strumenti in un

prolungamento del corpo stesso. Gli strumenti a percussioni sarebbero quindi ispirati

alla testa, al sistema chiuso della calotta cranica e per questo Gregorat li collega

simbolicamente al pensare, alla “volontà conscia o inconscia.29”. Gli strumenti a

corda trarrebbero la loro origine dal torace e sono quindi associati al sentire e in

generale ai sentimenti. Gli strumenti a fiato invece traggono spunto dalle membra e

sono associati alla volontà cosciente, all’agire. Tuttavia questa chiave di lettura

suggestiva e interessante esula dall'osservazione del dato visibile a cui ho intenzione

di fermarmi.

In musicoterapia solitamente si cerca di far sì che gli strumenti presenti nel setting

abbraccino tutte le classi di strumenti: idiofoni, cordofoni, membranofoni, aerofoni e

a volte anche strumenti di tipo elettronico.

Rolando Benenzon dà numerosi consigli sull’utilizzo in terapia degli strumenti

musicali dando una chiave di lettura interessante sul loro utilizzo. Egli dà indicazioni

sulla loro collocazione all’interno del setting, suggerisce di scegliere strumenti di

semplice utilizzo perché devono poter essere utilizzati senza che sia necessario un

bagaglio tecnico specifico, non devono essere pericolosi, devono permettere eventuali

spostamenti e movimenti, essere costruiti possibilmente con materiali naturali (legno,

pelle, cuoio, pietra, semi, osso). Inoltre gli strumenti dovrebbero poter rievocare con

le loro differenti sonorità quelle umane, animali, naturali, e, le loro forme e

dimensioni, dovrebbero essere varie, per permettere ai pazienti di proiettare qualsiasi

fantasia personale.

In effetti, Benenzon, che prende spunto dalle teorie psicodinamiche, considera la

musicoterapia come uno strumento per favorire vissuti regressivi e di conseguenza gli

strumenti musicali non sono semplici oggetti, ma finiscono per assumere dei ruoli.

Benenzon classifica gli strumenti osservando il loro uso inconscio e li divide in:

Oggetto sperimentale, quando gli strumenti sono sperimentati ed esplorati a

livello multisensoriale dando origine ad una produzione casuale;

29 GREGORAT CLAUDIO – L’anima della Musica – New Press, 1997, Como

Page 56: Esperienze in Musicoterapia Vol II

54

Oggetto catartico, quando lo strumento permette di scaricare la tensione

accumulata dando la prima sensazione di gratificazione. Questa scarica

d’energia fa sì che appaiano i primi ritmi musicali strutturati;

Oggetto difensivo, quando lo strumento permette al paziente di difendersi

dall’ansia nascondendo le sue pulsioni interne. In questa situazione il soggetto

difficilmente sceglierà un altro strumento, ma terrà sempre lo stesso, e lo

suonerà mantenendo una postura rigida;

Oggetto incorporato, quando corpo e strumento formano una realtà

indifferenziata. Lo strumento diventa parte del corpo e non è suonato, ma solo

maneggiato. Alvin anche osserva che gli strumenti si possono considerare dei

prolungamenti del corpo proprio perché attraverso il contatto, con le mani,

l’olfatto o anche con la bocca “si possono esplorare sia il sentimento di

protezione che di proiezione30”;

Oggetto integratore, quando rafforza il vincolo d’integrazione tra due persone

permettendo la comunicazione e lo scambio energetico;

Oggetto intermediario, quando è capace di creare canali di comunicazione

d’energia da un individuo a un altro, evitando stati di intenso allarme, di ansie

e di attesa. L’oggetto intermediario di Benenzon si può avvicinare all’oggetto

transizionale di Winnicot,31 essendo una fonte di conforto simile al guscio di

protezione dei bambini.

Tuttavia questa categorizzazione non può essere utilizzata nella fase di osservazione

del dato visibile perché attiene all’interpretazione del dato osservato.

È stata, infatti, privilegiata l’osservazione degli strumenti musicali rispetto al piano

del visibile: sono stati quindi presi in considerazione la scelta, l’uso, l’esplorazione e

la relazione che il soggetto crea con gli strumenti mentre l’interpretazione simbolica è

stata rinviata a una successiva analisi. I fattori che determinano la scelta di uno

strumento sono spesso insiti nella strumento stesso e possono dipendere dalla sua

estensione, dal timbro, dalla taglia, dalla forma e dal metodo richiesto per produrre il

30 L. BUNT – Musicoterapia – Edizioni Kappa, Roma, pag. 147 31 BUNT L. – Musicoterapia – Edizioni Kappa, Roma

Page 57: Esperienze in Musicoterapia Vol II

55

suono. Alcuni bambini possono avere difficoltà spaziali, percettive e fisiche a

maneggiare gli strumenti o a capire come essi emettono suoni.

Gli strumenti possono essere considerati mezzi di comunicazione non verbale. Uno

strumento offre la possibilità di comunicare e apre la strada a molteplici forme di

interazione, correlazione e abilità interpersonali e può essere portatore di un suo

significato o del significato trasmesso dalla persona che li usa. Gratifica fisicamente e

emotivamente. Può essere una sorgente di gioia e di energia. Inoltre ogni strumento

ha una funzione pluridimensionale: tattile, ottica e acustica.

Gli strumenti musicali in musicoterapia sono utilizzati perché permettono di

raggiungere vari obiettivi. Suonare uno strumento può accrescere il rapporto

dell’individuo con gli stimoli musicali, la coesione del gruppo e la socializzazione,

può favorire l’aumento dei tempi di attenzione, può aprire le porte al comportamento

adattivo strutturando e dando forma tangibile al comportamento musicale. Suonare

uno strumento musicale offre l’opportunità di vivere un’esperienza tattile e

multisensoriale legata al movimento contribuendo a migliorare così le abilità

percettivo–motorie: la coordinazione motoria grossolana e fine, nonché la percezione

visiva–uditiva e tattile. Inoltre può dare una sensazione immediata del risultato e del

successo: anche un gesto semplice è amplificato dal suono, acquista valore

comunicativo e crea reazioni negli altri, facendo così sentire protagonisti e

stimolando una giocosa ripetizione.

Inoltre suonare uno strumento musicale offre l’opportunità di stimolare e liberare le

emozioni permettendo così di esplorare un’intera gamma di sentimenti. Uno

strumento musicale può essere incaricato di esprimere ogni sorta di sentimenti privati

e poiché è inoffensivo e non si può ritorcere contro, la musica può fare da supporto a

una vasta gamma di sentimenti, anche quelli distruttivi. Le potenzialità di utilizzare

uno strumento al fine di sublimare, esprimere o far conoscere la varietà dei sentimenti

ed emozioni risiedono nelle caratteristiche stesse dello strumento. Gli strumenti

resistono all’azione e così forniscono al suonatore un senso di padronanza e controllo

e essendo oggetti consistenti danno un senso di sicurezza. Attraverso gli strumenti

quindi si possono cominciare ad esplorare tutti i limiti di se stesso e dell’altro, a volte

Page 58: Esperienze in Musicoterapia Vol II

56

attribuendo agli strumenti qualità speciali o facendoli diventare figure immaginarie.

Lo strumento è quindi ponte tra interno ed esterno del soggetto e allo stesso tempo tra

il terapeuta e il soggetto.

Non va inoltre dimenticata la rilevanza della produzione strumentale del paziente.

Infatti, al di là dello strumento in sé, è influente l’uso degli stessi ai fini musicali.

Ritmo, armonia, altezza, tempo, dinamica, timbro e eventualmente anche le parole in

una canzone sono i parametri fondamentali sia in musica, sia nella comunicazione

musicale attraverso gli strumenti. Come abbiamo visto anche precedentemente, l’uso

di questi parametri più o meno strutturato, isolato o combinato, consapevole o

imitativo, ci mostra la persona nella sua globalità e complessità emotiva, affettiva e

cognitiva.

COMUNICAZIONE

In musicoterapia la comunicazione ha un ruolo principe, perché non solo rappresenta

un possibile obiettivo dell’intervento terapeutico, ma allo stesso tempo è strumento e

contesto che favorisce il raggiungimento di altri obiettivi.

Proprio per questo motivo è molto importante innanzitutto conoscere a fondo gli

aspetti, le modalità e gli eventuali problemi con cui si esplica la comunicazione e

successivamente approfondire il binomio musica-comunicazione.

La comunicazione può essere analizzata secondo tre linee conduttrici: dal punto di

vista della sintassi, che analizza i problemi relativi alla trasmissione

dell’informazione; dal punto di vista della semantica, che studia il significato della

comunicazione che viene attribuito sulla base di una convenzione precedente tra

trasmettitore e ricevitore; e infine dal punto di vista della pragmatica, cioè dell’analisi

dell’influenza della comunicazione sul comportamento. Nella pragmatica quindi

rientra tutta la comunicazione non verbale, e in quest’ottica “tutto il comportamento è

comunicazione e tutta la comunicazione influenza il comportamento.32”.

32 PAUL WATZLAVICH, JANET HELMICK BEAVIN, DON D. JACKSON - La pragmatica della comunicazione umana – casa editrice Astrolabio, 1971, Roma – W.W. Norton & Co., Inc., 1967, New York, pag.16

Page 59: Esperienze in Musicoterapia Vol II

57

Si definisce comunicazione numerica quella verbale e comunicazione analogica ogni

forma di comunicazione non verbale, dalle posizioni del corpo, alla gestualità, alla

mimica facciale, alle inflessioni della voce, alla sequenza, al ritmo, alla cadenza delle

stesse parole, come pure ai segni di comunicazione che sono presenti nel contesto in

cui ha luogo l’interazione.

Normalmente queste due forme di comunicazione coesistono, e anzi sono

reciprocamente complementari in ogni messaggio. In musicoterapia la comunicazione

numerica spesso ha un ruolo di secondo piano rispetto alla comunicazione analogica.

Watzlaviwick, Beavin e Jackson delineano nel libro “Pragmatica della

comunicazione umana” degli assiomi della comunicazione che enunciano semplici

proprietà della comunicazione che hanno fondamentali implicazioni interpersonali e

che risultano essere molto rilevanti in ambito terapeutico.

Il primo assioma afferma che, in compresenza, non si può non comunicare.33 La

comunicazione di conseguenza avviene anche quando non è intenzionale, conscia, o

efficace, e anche quando manca la comprensione reciproca. L’espressione e la non

espressione, l’azione o l’inattività, musica o silenzio hanno entrambe valore di

messaggio e impongono un comportamento in risposta.

Il terzo assioma della comunicazione afferma che “la natura della relazione dipende

dalla punteggiatura delle sequenze di comunicazione tra i comunicanti.34”. In effetti,

la comunicazione è un processo circolare in cui non c’è principio né fine. Spesso però

cerchiamo di determinare un rapporto causa-effetto nella comunicazione, un prima e

un dopo, interpretando e definendo così la natura della relazione stessa.

Il secondo assioma afferma che “ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e un

aspetto di relazione di modo che il secondo classifica il primo ed è quindi

metacomunicazione.35”. Infatti, una parte del messaggio è quella che dà le

informazioni, rappresenta il contenuto, e un’altra parte si riferisce alla relazione tra i

due comunicanti. L’aspetto di contenuto nella norma viene trasmesso con un modulo

numerico, mentre il modo analogico solitamente trasmette l’aspetto di relazione. 33 Ibidem 34 Ibidem, pag.52 35 Ibidem, pag. 47

Page 60: Esperienze in Musicoterapia Vol II

58

Infatti, mentre nel linguaggio numerico la trasmissione dell’informazione è molto

complessa, strutturata ed efficace, nel linguaggio analogico la sintassi è carente e la

trasmissione delle informazioni sulla natura della relazione non può essere che

ambigua. Tuttavia per quanto riguarda la semantica, nel settore delle relazioni è

efficace invece il linguaggio analogico. Tramite il linguaggio analogico in ogni

comunicazione implicitamente si propongono le regole future della relazione stessa.

Questo aspetto invece manca al linguaggio numerico.

Di fronte a un messaggio le modalità di risposta possono essere solo tre: rifiuto,

accettazione e disconferma. Ognuna di esse influenza il comportamento successivo e

non solo: va ad incidere anche sulla immagine dell’emittente del messaggio. In

effetti, l’uomo comunica non solo per definire la relazione, ma anche se stesso.

Sembra che il nostro cervello e i nostri organi di senso non possano percepire

l’oggetto in quanto tale, ma percepiscono la relazione e l’esperienza dinamica e in

movimento che facciamo di quello oggetto attraverso vari tipi di approcci. Quindi “la

consapevolezza che l’uomo ha di se stesso è sostanzialmente una consapevolezza

delle funzioni, delle relazioni in cui si trova implicato.36”.

Il dialogo, che si basa sul collegamento reciproco dei comportamenti, ha quindi un

aspetto sociale e allo stesso tempo personale e conferisce coerenza a noi stessi.

Attraverso il dialogo si ottiene un riconoscimento reciproco e avviene uno

spostamento nella direzione dell’altro. Il dialogo diventa quindi elemento

indispensabile di benessere e salute e, qualora questo si interrompa, la musicoterapia

può aiutare a ricostruirlo restituendo così alla persona il significato di sé stessa.

Rispetto alle modalità comunicative Gordon,37 coerentemente con la visione

rogersiana dell’uomo, asserisce che l’accettazione è un importante fattore per

instaurare un rapporto attraverso il quale l’altra persona può crescere, svilupparsi,

operare dei mutamenti costruttivi, imparare a risolvere i problemi, conquistare

benessere psicologico, diventare più produttiva e creativa, realizzare pienamente le

proprie potenzialità. Gordon individua, come una delle qualità fondamentali in 36 ibid. pag.21 37 THOMAS GORDON – Insegnanti efficaci – http://www.educare.it/Scuola/articoli/insegnante efficace.htm

Page 61: Esperienze in Musicoterapia Vol II

59

ambito educativo e nella relazione d’aiuto, la capacità di sentire e comunicare sincera

approvazione e stila un elenco di dodici errori nella comunicazione che vanno a

costituire delle vere e proprie barriere comunicative (1. Ordinare; 2. Avvertire,

minacciare; 3. Esortare, moraleggiare; 4. Consigliare, offrire soluzioni; 5. Persuadere

con argomentazioni logiche; 6. Giudicare, criticare, biasimare; 7. Ridicolizzare,

umiliare; 8. Interpretare, analizzare; 9. Fare apprezzamenti, approvare, 10.

Rassicurare, consolare; 11. Informarsi, indagare, interrogare; 12. Cambiare

argomento, minimizzare, beffarsi38).

Scardovelli39 approfondisce come si esprimono in musica le tre modalità

comunicative (rifiuto, accettazione e disconferma). In particolare egli afferma che in

un contesto di terapia l’accettazione si esprime attraverso la sintonizzazione sul piano

temporale, ritmico ed energetico, attraverso quindi l’imitazione empatica che

comunica all’altro “Ti sto ascoltando, sono con te, sono simile a te, ti accetto”. Egli

afferma che “la comunicazione autentica presuppone comprensione, presenza,

risonanza da parte di un altro essere umano.40”

In questa concezione “la musicoterapia può definirsi in senso lato come una pratica

clinica o riabilitativa focalizzata su taluni aspetti specifici della comunicazione non

verbale, cioè gli aspetti ritmici, temporali, energetici. (…) Il punto di vista

musicotarapeutico, in sostanza, si evidenzia e acquista una sua specificità proprio

nella rilevanza che attribuisce alla distribuzione e concatenazione temporale degli

eventi–comportamenti–comunicazioni (motori, sonori, visivi, gestuali, posturali ecc.)

e alla dinamica energetica degli stessi (aumento, diminuzione, variazione di forza,

energia, intensità).41”

La musica stessa può essere considerata, nella sua vera sostanza, un sistema di

comunicazione non verbale. L’interazione musicale abbraccia molti aspetti della

comunicazione non verbale e in particolare i parametri musicali esprimono la valenza

emotiva della comunicazione. Addirittura David Aldridge arriva ad affermare che la

38 Ibidem 39 MAURO SCARDOVELLI – Il dialogo sonoro – Cappelli Editore 40Ibidem, paragrafo 42 41 Ibidem, paragrafo 43

Page 62: Esperienze in Musicoterapia Vol II

60

base della comunicazione umana è musicale.42 Effettivamente la prosodia del

linguaggio, il tempo, il timbro, il volume e il tono sono elementi essenziali per la

comprensione anche del verbale, e in particolare ci consentono di cogliere il

contenuto emotivo.

Nella relazione con bambini con handicap il fattore comunicativo è molto importante

ed anzi è ancora più importante la conoscenza della loro grammatica e sintassi al fine

di facilitare l’istaurarsi di una comunicazione produttiva. In realtà la grammatica in

questi bambini non sembra differire molto da quella dei bambini piccoli, ma il lessico

invece appare molto più limitato, infatti, il repertorio di segnali disponibili alla

comunicazione è scarso. È necessario perciò dedicare un periodo all’osservazione e

all’ascolto del bambino per poter individuare, in quello che potrebbe sembrare un

insieme di comportamenti disordinati, casuali e privi di senso, qualsiasi tipo di

segnale. Questi comportamenti segnale, spesso privi di intenzionalità comunicativa,

utilizzati in modo circolare, ripetitivo e stereotipato, possono evolvere e acquisire

significato all’interno della relazione. Questi bambini, infatti, sono spesso chiusi nei

confronti del mondo esterno e sono incapaci di instaurare relazioni con gli adulti o

con altri bambini se non come, stereotipia, disordine o rifiuto. Essi trovano difficoltà

anche in alcune caratteristiche della comunicazione non verbale come la

sincronizzazione delle risposte, nel riconoscimento di un codice alla comunicazione

non verbale e nella scelta della struttura appropriata per la risposta. Le capacità

comunicative comprendono varie abilità, dalla ricezione (consapevolezza,

discriminazione, comprensione), all’espressione in tutta la sua complessità e varietà

(motoria, vocale, verbale; di emozioni; su imitazione, in risposta, su iniziativa del

soggetto stesso; ripetitiva o creativa). Nonostante queste difficoltà è possibile entrare

in sintonia anche con questi bambini e avviare con loro una relazione in cui la

comunicazione sia fluida, ordinata, organizzata e sorretta da emozioni positive.

Con la musicoterapia i comportamenti espressivi spontanei del bambino vengono

organizzati e possono acquistare prevedibilità e significato relazionale grazie alla 42 DAVID ALDRIDGE, Gestualità e dialogo musica come integrazione ermeneutica, tratto da A cura di F. LAROCCA - Scienze ed Arti per l’Handicap, Atti del 9° Convegno Internazionale di Musicoterapia 2002 - Libreria Editrice Universitaria, 2002, Verona

Page 63: Esperienze in Musicoterapia Vol II

61

ripetitività e alla sistematicità delle sedute. La sfida della terapia consiste nel rendere

intenzionali, riflessivi e consapevoli forme di espressione che spesso sono

spontaneamente e inconsapevolmente significative. La musicoterapia è un esempio

fondamentale di come, qualora la parola venga a mancare, si possa dare vita a una

comunicazione significativa, tale da poter interpretare quali siano i bisogni degli altri.

In questo modo si avvia una comunicazione e si costituisce progressivamente una

base sicura comune. L’intervento terapeutico, all’inizio, si pone solitamente come

obiettivo la costituzione di una “base sicura”, che costituisce il punto di partenza per

qualsiasi cambiamento e consente al soggetto di esplorare sé stesso, la relazione, la

comunicazione arricchendo così la sua mappa del mondo.

RELAZIONE

Leggendo il libro di Bruscia “Definire la musicoterapia” si evince come la relazione

sia un punto cruciale e vitale di tale disciplina. Egli stesso definisce la musicoterapia

come un processo interpersonale finalizzato “in cui il terapeuta aiuta il cliente a

migliorare, mantenere o ristabilire uno stato di benessere, usando esperienze musicali

e le relazioni che si sviluppano loro tramite come forze dinamiche di

cambiamento43”.

La relazione può essere obiettivo, può servire da contesto o fungere da catalizzatore

per lo scambio terapeutico e per il cambiamento.

Sia la musica che la relazione sono parti integranti dell’incontro di musicoterapia. La

musica, infatti, contribuisce a far esplorare e a sviluppare varie modalità relazionali.

L’espressione sonora è di per se stessa legata alla relazione con l’altro, e a tutto ciò

che questo sottintende: rifiuto, accettazione, aggressione, dominio, accordo. Infatti,

mentre con il gesto si può conquistare uno spazio scegliendo se incontrare l’altro, in

musica l’espressione e quindi la conquista dello spazio comporta l’ingresso nello

spazio altrui e quindi obbliga alla relazione.44

43 KENNETH E. BRUSCIA – Definire la musicoterapia – Editografica srl, Roma, pag. 130 44 LAPIERRE A., AUCOUTURIER B. – La simbologia del movimento – casa editrice Padus, Cremona

Page 64: Esperienze in Musicoterapia Vol II

62

Inoltre la musica essendo una forma di comunicazione non verbale è in grado di

comunicare sulla relazione stessa. Infatti, come è già emerso, “ogni volta che la

relazione è il problema centrale della comunicazione, il linguaggio numerico è

pressoché privo di significato.45”.

In musicoterapia sono significative varie relazioni: tra elementi e parti della persona

stessa, tra persone, tra una persona e un oggetto, tra oggetti. Sicuramente i rapporti

più significativi ai fini del processo di cambiamento sono quelli soggetto–musica e

soggetto–terapeuta. Questi rapporti possono essere sperimentati durante un incontro

di musicoterapia con diverse modalità, musicale, spaziale, mentale, fisica.

Bisogna però sottolineare che a seconda dell’orientamento del terapeuta questi due

rapporti assumono pesi diversi. Se la musica è usata come terapia, il terapeuta lascia

alla musica il ruolo principale, quindi considera il rapporto paziente–terapeuta come

facilitatore del rapporto paziente–musica, e quest’ultimo diventa l’agente primario

del cambiamento terapeutico.

Se la musica è usata in terapia, la relazione paziente-terapeuta viene messa in primo

piano e diventa quasi una relazione più interpersonale che musicale. È la relazione

terapeuta–paziente a fungere da contesto principale per il cambiamento e trova un

supporto nel rapporto paziente–musica.

In ogni caso in musicoterapia l’agente catalizzatore del cambiamento è la relazione e

in particolare questo si esplica attraverso la modalità dell’accettazione.

La conferma è probabilmente il più grande fattore a garantire lo sviluppo e la stabilità

mentale. Il sentirsi accettati significa, infatti, sentirsi amati ed è enorme il potere che

scaturisce da questa sensazione: esso influisce nella crescita della persona in modo

totale, corpo e mente, ed è senz’altro la forza terapeutica più potente che si conosca,

capace di riparare a danni psicologici e fisici.

Infatti, l’uomo per acquisire consapevolezza di sé deve relazionarsi e comunicare.

L’autoimmagine che scaturisce dalle interazioni con l’ambiente è la base su cui il

soggetto costruisce la sua personalità. Ognuno di noi ha un’immagine del proprio sé 45 PAUL WATZLAVICH, JANET HELMICK BEAVIN, DON D. JACKSON - La pragmatica della comunicazione umana – casa editrice Astrolabio, 1971, Roma – W.W. Norton & Co., Inc., 1967, New York

Page 65: Esperienze in Musicoterapia Vol II

63

reale e di un sé ideale. L’autoimmagine si forma attraverso la percezione di noi stessi,

dei nostri sentimenti in concordanza con i valori introiettati dai genitori o da altre

persone. Spesso può succedere che queste parti entrino in conflitto e che un soggetto

rifiuti una parte della sua esistenza, creando un’autoimmagine frammentata e

incoerente con la reale esperienza. Secondo Rogers,46 un periodo di considerazione

positiva da parte dei genitori e di altre persone nella vita di ognuno aiuta a realizzare

tutto questo.

La modalità del rifiuto seppure non sia positiva come quella dell’accettazione, a volte

può essere costruttiva. Infatti, è importante sperimentare anche il limite e la

resistenza. Vivere la distanza, il lontano e il vicino, in una situazione relazionale

permette al tempo stesso il dominio dello spazio e l’estensione della comunicazione.

Il rifiuto inoltre presuppone comunque il riconoscimento, sia pur limitato, di quanto

si rifiuta. Esso non nega necessariamente la realtà del giudizio.

Invece la disconferma è una modalità comunicativa che mina la relazione e

l’immagine di sé. Infatti, la disconferma è una risposta che non ha come oggetto la

verità o falsità del messaggio e quindi la verità o falsità della definizione che chi

emette il messaggio ha dato di se stesso. Essa nega il fatto stesso che la persona sia

emittente. La disconferma quindi nega l’esistenza dell’altro e porta, il soggetto

coinvolto in tale relazione, alla perdita del sé e all’alienazione.

La condizione che consente un’interazione efficace e non disturbata è che ciascuna

parte si accorga del punto di vista dell’altra. Utente e terapeuta mettono in gioco

entrambi qualcosa di sé e le loro personalità sono profondamente implicate nel

processo terapeutico. La relazione autentica è quella in cui l’utente si rapporta con la

musica o con il terapeuta per ciò che essi sono e per ciò che offrono nel presente.

A volte invece capita che i soggetti mettano in atto relazioni di trasfert. La relazione

di transfert è quella in cui l’utente si rapporta con la musica o con il terapeuta come

se fosse una persona proveniente dal passato. Questo tipo di relazione è motivato da

46 THOMAS GORDON – Insegnanti efficaci – http://www.educare.it/Scuola/articoli/insegnante efficace.htm

Page 66: Esperienze in Musicoterapia Vol II

64

esperienze relazionali non finite, e potrebbe avere effetti e risultati sia negativi che

positivi.

Per Scardovelli “la comunicazione autentica presuppone comprensione, presenza,

risonanza da parte di un altro essere umano.47”.

Nel modello di musicoterapia ispirato alla programmazione neuro linguistica (PNL) e

alla psicologia umanistica formulato da Scardovelli, l’obiettivo iniziale di un lavoro è

quello di trovare un punto di contatto, di creare una base sicura relazionale con il

soggetto, per poter avviare una comunicazione e per garantire al soggetto un contesto

di opportunità da cui può scaturire un cambiamento. Coerentemente con l’ottica

rogersiana, il terapeuta incoraggia e stimola il cliente ad esprimersi e a promuovere il

suo processo autonomo di maturazione psichica che avviene attraverso una graduale

consapevolezza dei propri processi e delle proprie tendenze. Il terapeuta è in realtà un

facilitatore: non è in grado di aiutare direttamente una persona, ma può solo

empatizzare con l’utente, assumendo temporaneamente il suo punto di vista e

cercando di guardare il mondo con i suoi occhi. Infatti, alla base di questa visione c’è

la fiducia nel paziente stesso. Ogni individuo si comporta nel modo più razionale

possibile date le circostanze (interne ed esterne) e ha già in sé la capacità di realizzare

le sue potenzialità e di attuare la realizzazione del proprio Sé.

Il mezzo per creare la base sicura è il ricalco. Il ricalco è un pattern trasversale ai

differenti modelli di musicoterapia in cui sono di importanza fondamentali gli aspetti

ritmici ed energetici, in quanto più primitivi come viene provato dalle ricerche

sull’interazione madre–bambino, e in cui invece sono meno importanti gli aspetti

melodici, timbrici ed armonici.

Il ricalco da un parte crea il fenomeno dell’empatia o della risonanza emotiva e

dall’altro consente al soggetto di aprirsi e fidarsi. L’imitazione empatica veicola un

forte messaggio di accettazione dell’identità dell’altro. Si instaura così il rapporto tra

cliente e terapeuta che fornirà al primo la “base sicura” di cui egli necessita per

esplorare il mondo.

47 MAURO SCARDOVELLI – Il dialogo sonoro – Cappelli Editore

Page 67: Esperienze in Musicoterapia Vol II

65

Il ricalco è uno dei punti centrali della tecnica del dialogo sonoro. Nel dialogo sonoro

le persone comunicano tra loro attraverso i suoni prodotti con il proprio corpo, con la

voce, con oggetti qualsiasi, o con strumenti musicali: improvvisando, ascoltandosi

reciprocamente, reagendo ciascuno ai messaggi dell’altro. Un esempio tipico di

dialogo sonoro è quello che avviene tra madre e bambino, prima che il bambino

acquisisca l’uso del linguaggio: ciascuno reagisce ai segnali sonori o vocali dell’altro,

improvvisando, imitandosi reciprocamente, reciprocamente influenzandosi. Nei primi

tempi dell’infanzia una madre tende ad imitare il bambino più spesso, mentre questi

imita la madre man mano che cresce. Il comportamento imitativo ha una grande

importanza nello sviluppo e nella costruzione del linguaggio e nella costruzione della

comprensione del significato dell’azione congiunta.

Gli elementi costitutivi del dialogo sonoro sono il matching, che significa

combaciare, il pacing, che vuol dire andare al passo, e il leading, cioè il condurre.

Mathing e pacing costituiscono il ricalco.

Il leading è l’apporto di novità che introduce il terapeuta con la sua creatività, con la

sua presenza come ascoltatore empatico e come interlocutore partecipe. Mentre il

ricalco favorisce e consolida il rapporto, il leading introduce delle variazioni e delle

diversità, favorisce il processo di differenziazione o non confusione.

È importante trovare un equilibrio tra ricalco e guida.

Possiamo ritrovare questi due elementi, ricalco e leading, anche nel fare musica in

modo sincrono o antifonale. Entrambi questi modi comprendono elementi di accento

e differenziazione.

In particolare l’alternanza del turno fornisce una struttura ed un’immagine di dialogo

e fa parte dell’accomodamento simmetrico tra adulto e bambino. Infatti, il bambino

attraverso il dialogo, che primariamente è sonoro e musicale, sviluppa la capacità di

comunicare le proprie intenzioni e di reagire al proposito espresso dall’adulto.

L’adulto non solo dà spazio al bambino nella conversazione verbale e non, ma è

anche molto abile a evidenziare i comportamenti che sono rilevanti e socialmente

significativi. La mamma risponde ai messaggi dei bambini imitandolo: l’imitazione

dimostra ascolto e comprensione dei comportamenti del bambino. L’imitazione però

Page 68: Esperienze in Musicoterapia Vol II

66

non è mai perfettamente speculare ma, pur assomigliando alla produzione del

bambino, contiene sempre qualcosa in più. L’adulto in questo modo attira

costantemente il bambino a gradi di iterazione sempre più elevati di quanto il

bambino sia effettivamente capace a quello stadio.

Nel modello del Dialogo Sonoro di Scardovelli la relazione madre-bambino ispira il

modello relazionale musicoterapeuta-paziente.48

A fianco all’approccio appena illustrato, che trova i suoi fondamenti teorici nella

PNL, M. H. Hughes, nel libro “Manuale di Arte e Scienza della Musicoterapia”49,

sottolinea l’importanza di raffrontare queste due interazioni terapeuta–paziente e

madre–bambino in un approccio psicoanalitico anche in considerazione del fatto che

il terapeuta assume quasi il ruolo della madre che sostiene il bambino e rende le

emozioni di quest’ultimo contenibili. In un’ottica psicoanalitica gli elementi rilevanti

durante un incontro di musicoterapia sono i significati inconsci che i pazienti

comunicano mediante i loro movimenti, medianti i suoni e i comportamenti regressivi

caratteristici delle prime età della vita che spesso compaiono durante una seduta.

Questi comportamenti esprimono le paure inconscie del paziente e il terapeuta, come

una madre, funge da contenitore aiutando il soggetto a trattenerle, esprimerle ed a

ragionare su di esse, fornendogli l’opportunità per un cambiamento interiore.

Al di là del modello psicoanalitico si può comunque trovare sostegno nel raffrontare

le due modalità di interazione osservando come gli scambi dialogici tonico–fonici–

emozionali tra madre e bambino si caratterizzino per il ritmo, lo spazio, l’intensità e

la contemporaneità più o meno armonica, così come la relazione musicoterapeuta–

paziente si fonda su un agire non verbale costituito dagli stessi aspetti.

La relazione in musicoterapia, proprio per questo suo legame con la relazione

primaria, può essere vista come l’indicatore che individua l’espressione

dell’affettività e dei diversi sentimenti. La relazione è quindi anche legame, rapporto,

nesso, con se stessi, con gli altri, con lo spazio, con gli oggetti.

48 Ibidem 49 TONY WIGRAM, BRUCE SAPERSTON, ROBERT WEST – Manuale di arte e scienza della musicoterapia – casa editrice Ismez, 1997, Roma – Harwood Publishers GmbH, 1995, Amsterdam – pag. 325 – 335

Page 69: Esperienze in Musicoterapia Vol II

67

La relazione è il parametro che sintetizza e riunisce tutti gli altri parametri e nella sua

valutazione quindi, insieme ad indicatori specifici, ricompaiono elementi già

osservati. Nella relazione entrano in gioco lo sguardo, il corpo, le distanze. La

relazione inoltre si fonda sulla comunicazione e quindi comprende il verbale e tutti

gli indicatori della comunicazione analogica. Nella relazione musicoterapeuta–

soggetto alcuni parametri, come il condividere lo stesso strumento o il passaggio

degli strumenti, il suonare sincrono o antifonale, l’accettazione del leading e delle

consegne, diventano i mediatori della comunicazione e allo stesso tempo fungono

come criteri per poter arrivare alla lettura della relazione. Inoltre proprio perché la

relazione nasce da un’alchimia unica e irripetibile tra terapeuta, soggetto, musica e

contesto, non ho potuto non includere anche indicatori qualitativi della relazione che

non attenevano strettamente al piano del visibile, ma a quello del vissuto.

Page 70: Esperienze in Musicoterapia Vol II

68

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE Approfondendo i singoli indicatori appare evidente la loro complessità: essi mettono

in evidenza molteplici aspetti del soggetto. Ho quindi ritenuto opportuno focalizzare

dei sottoindicatori che fungano da guida all’osservazione degli incontri.

La griglia osservativa emersa è la seguente:

Sguardo

• Osserva

• Diretto - Indiretto

• Agli strumenti

• Al terapeuta

• Altro

Postura e Movimento

• Tonicità

• Energia

• Postura:

In chiusura - In apertura

Fissa - Mobile

• Movimento:

Tempi del movimento

Direzione del movimento

Grosso-motorio - Fine

Usa entrambe le mani o

una sola

• Deambulazione:

Ritmicità del passo

Velocità

• Coordinazione

• Consapevolezza del corpo

• Stereotipie:

Dove

Page 71: Esperienze in Musicoterapia Vol II

69

Ritmiche - Non ritmiche

• Distanza dal terapeuta e dagli strumenti

• Come si colloca nello spazio del setting

• Il gesto musicale

• Altro

Comportamento Ritmico

• Pulsazione ritmica :

Assente - Presente

Velocità

Flessibile - Non flessibile

• Presenza di sequenze ritmiche

• Durata

• Pause

• Consapevolezza del ritmo del terapeuta

• Imitazione dei modelli ritmici

• Altro

Strumenti

• Come avviene la scelta dello strumento:

Immediata

Dubbiosa

Decisa

Preceduta dall’osservazione

• Preferenze dimostrate

• Dimostra interesse per:

Il timbro

La forma

L’altezza del suono dello

Page 72: Esperienze in Musicoterapia Vol II

70

strumento

Strumenti Melodici

Ritmici

• Reazioni di fastidio

• Li evita

• Li esplora:

Come

• Si relaziona ad essi

• Uso funzionale

• Uso non funzionale:

Simbolico

• Movimento degli strumenti

• Produzione musicale del paziente:

Intensità

Velocità

Ritmica

Melodica

Aleatoria

Consapevole o su imitazione

• Altro

Comunicazione

• Ricezione:

Consapevolezza

Discriminazione

Comprensione Verbale e/o

Non verbale

• Espressione:

Modalità (motoria, vocale,

Page 73: Esperienze in Musicoterapia Vol II

71

verbale)

Di Emozioni

Imitazione

In risposta

Di sua iniziativa (chiede)

Ripetitività - Creatività

• Altro

Relazione

• Lo sguardo incontra l’altro

• Distanza dal terapeuta

• Cerca la relazione

• Evita la relazione

• Modalità comunicative

• Oppositivo

• Imitativo

• Provocatorio

• Accetta il leading

• Presenza - Assenza del prendere il turno

• Chiede - Risponde

• Passaggio di strumenti

• Condivisione dello stesso strumento

• Accetta di suonare insieme

• Reazione di fronte a una consegna

• Altro

Note •

Page 74: Esperienze in Musicoterapia Vol II

72

CONCLUSIONI

Osservando questa griglia si può notare che alcuni sottoindicatori sono in comune tra

più parametri. Questo dipende dal fatto che possono essere significativi in più aree,

come nel caso dello sguardo al terapeuta che è un indicatore essenziale sia all’interno

del parametro Sguardo che della Relazione.

I sottoindicatori scelti attengono al piano del visibile e dell’agito. Solo alcuni fanno

parte necessariamente di una dimensione più soggettiva entrando nella sfera del

vissuto e di conseguenza un altro osservatore potrebbe delinearli diversamente.

Appartiene a questa categoria, per esempio, il ritenere un soggetto oppositivo o

provocatorio all’interno del parametro Relazione, la cui valutazione è strettamente

connessa non tanto a fatti visibili e condivisibili quanto al vissuto del terapeuta.

Tuttavia, come è stato sottolineato a proposito dell’osservazione, i vissuti e le

emozioni del terapeuta nell’ambito della terapia e dell’osservazione fungono da

barometro.

L’impronta soggettiva data a questo lavoro era inoltre palese sin dai presupposti.

Infatti ho scelto questi indicatori di cambiamento (Sguardo, Postura e Movimento,

Comportamento Ritmico, Voce, Strumenti, Relazione, Comunicazione) proprio per la

loro forte componente comunicativa. Nella comunicazione non è influente solo

l’emittente del messaggio e il messaggio stesso, ma anche il ricevente che decodifica

il messaggio secondo codici diversi e personali (letterale, emotivo, relazionale…).

Nella comunicazione e quindi nella relazione entra in maniera preponderante il

mondo di entrambi i soggetti e sarebbe limitante non tener conto quest’aspetto.

Inoltre proprio perché per motivi di analisi ho dovuto limitare le variabili prese in

considerazione, centrando l’attenzione sul soggetto, ho ritenuto opportuno lasciare

uno spazio ulteriore, le Note, che consente di esplicitare di volta in volta eventuali

altri elementi rilevanti. Nelle note si possono esplicitare eventuali legami e

interconnessioni tra parametri, elementi e azioni osservate che non rientrano negli

indicatori scelti, lo sviluppo cronologico degli eventi, possibili interpretazioni della

Page 75: Esperienze in Musicoterapia Vol II

73

punteggiatura della comunicazione, i vissuti del terapeuta, le ipotesi di lavoro e i

dubbi emersi nell’incontro. Infatti vorrei ulteriormente sottolineare che, sebbene ogni

indicatore preso singolarmente già contempli una molteplicità di aspetti del soggetto,

assume pregnanza in un quadro generale dell’incontro e del soggetto quando viene

confrontato con le osservazioni degli altri indicatori. Il contesto è rilevante e

significativo nella comprensione dei fatti.

Questa griglia mette in evidenza un ampio spettro di comportamenti espressivi e

comunicativi del soggetto sia intenzionali che inconsapevoli. Il tentativo è quello di

rispettare la complessità e l’unicità del soggetto cercando di mantenere una visione

olistica. Separando l’osservazione dall’interpretazione e dalla lettura simbolica ho

cercato di evitare qualsiasi tipo di categorizzazione che possa ingabbiare o essere una

forma di riduzionismo del soggetto stesso.

L’osservazione solitamente viene presa in considerazione come uno dei mezzi

utilizzati nella fase iniziale di accertamento. L’accertamento è il processo mediante il

quale il terapeuta raccoglie le informazioni delle quali ha bisogno per comprendere

ed aiutare il paziente mediante interviste cliniche che riguardano la storia personale,

musicale e clinica del paziente, attraverso la raccolta di dati anche da altre discipline

e attraverso l’osservazione del paziente durante gli incontri di musicoterapia.

L’osservazione quindi riveste una particolare importanza all’inizio della terapia

quando il bisogno di ricevere informazioni è maggiore, ma in realtà essa permea tutta

la terapia. Infatti, costituisce spesso un processo ininterrotto e, in questo caso,

valutazione e osservazione vanno a costituire un unico processo. L’osservazione

quindi non è solo una pratica limitata ad alcuni incontri ma è parte integrante

dell’approccio terapeutico. Infatti, osservare non significa uscire dalla relazione,

trincerarsi dietro modelli e teorie precostituite, creare barriere tra terapeuta e soggetto

sia a livello spaziale che temporale. L’osservazione come pratica permanente e così

come è concepita in questa tesi, è un’osservazione diretta e partecipe che acquista

valore proprio all’interno della relazione. L’osservazione non mira a cogliere la realtà

del soggetto, cosa impensabile proprio perché lo stesso osservare muta l’oggetto

Page 76: Esperienze in Musicoterapia Vol II

74

stesso osservato, come afferma lo stesso principio di indeterminazione di

Heisenberg.50 È un accogliere gli eventi, contenerli in sé, comprendere.

Queste caratteristiche di accoglienza, di sospensione del giudizio, di non orientare gli

eventi hanno molto in comune con l’empatia e con la visione del terapeuta come

facilitatore di un processo di cambiamento. Aucouturier afferma che “la cosa per noi

più importante, è l’essere disponibile e il saper attendere, il non voler affrettare, in

una preoccupazione d’efficienza apparente che non è altro che la proiezione

dell’ansia pedagogica, un’evoluzione che richiede tempi di integrazione

sufficientemente lunghi, per permettere l’investimento e il progressivo superamento

del piacere legato a ciascuna tappa.51”. Ritengo che questa frase, riferita al terapeuta,

contenga elementi importanti anche per l’osservazione stessa.

Questa visione dell’osservazione potrebbe sembrare in contrasto con il tentativo di

elaborare uno strumento di osservazione e delinearne una prassi. In realtà questo

contrasto non sussiste se non nel modo con cui questo ed altri strumenti di

osservazione vengono utilizzati: se si resta nella relazione, nella domanda, nel limite

e spesso nel non senso, una griglia di osservazione non altera l’osservazione, ma anzi

la rende un atto consapevole ed intenzionale.

L’obiettivo di questa griglia era di dare del soggetto un quadro ampio e flessibile e

questa sua caratteristica la rende adatta ad essere utilizzata in una molteplicità di casi.

La valutazione che emerge dall’utilizzo di questa griglia, come afferma Bruscia,

diventa “un mezzo per tracciare una mappa dei risultati ai vari stadi della terapia.52”.

La valutazione è un processo duplice che riguarda sia la determinazione dei progressi

del paziente sia la valutazione dell’efficacia dei vari interventi e delle strategie di

trattamento.

Da un lato quindi la valutazione si preoccupa di stabilire se una strategia è stata

efficace nell’indurre un cambiamento o nell’aiutare il paziente a far fronte ad un

50 A cura di BRUTTI CARLO e RITA - Quaderni di Psicoterapia Infantile, Uso e abuso dell’osservazione – Edizioni Borla, 1996, Città di Castello (PG) 51 LAPIERRE A., AUCOUTURIER B. – La simbologia del movimento – casa editrice Padus, Cremona, pag. 32 52 BRUSCIA KENNETH E. – Modelli di improvvisazione in Musicoterapia – Ismez editore, Roma – Charles Thomas Publischer, 1987, Springfield, Illinois, U.S.A.

Page 77: Esperienze in Musicoterapia Vol II

75

particolare obiettivo e diventa così una verifica della terapia, del metodo e per lo

stesso terapeuta. Da questo punto di vista, sebbene questa tesi si sia posta come

obiettivo la valutazione del cambiamento del paziente e lo strumento di osservazione

elaborato a tal fine sia mirato ad avvicinare e comprendere il mondo del soggetto,

essa consente anche al terapeuta di confrontarsi con se stesso e con i propri limiti.

L’osservazione e la valutazione sono a mio parere strumenti di crescita personale e

professionale: attribuisco ad essi un grande valore proprio perché permettono di avere

un rapporto dialettico innanzi tutto con se stessi.

Dall’altro lato la valutazione serve a determinare i progressi di un paziente verso il

raggiungimento degli obiettivi della terapia. A tal fine si osserva qualsiasi

cambiamento del paziente conseguente al trattamento e si mette a confronto la

condizione del momento con quella precedente. Proprio per questo i dati raccolti

nelle prime sedute sono estremamente rilevanti perché possono fornire delle linee

guida e dei criteri per valutare i progressi raggiunti.

Questo lavoro da un lato quindi può rappresentare un reale, anche se modesto,

contributo a rendere analizzabile il cambiamento in musicoterapia in maniera

trasversale ai vari modelli consentendo il confronto tra diverse interpretazioni.

Dall’altro lato contribuisce anche a sollevare e a mettere in evidenza elementi ed

aspetti che meriterebbero un’ulteriore e successivo approfondimento anche attraverso

un’accurata taratura di tale strumento attraverso la sua applicazione in una

molteplicità di casi clinici.

Page 78: Esperienze in Musicoterapia Vol II

76

Page 79: Esperienze in Musicoterapia Vol II

77

MUSICOTERAPIA PER AUDIOLESI

di Marta Bonato

L’udente che si approccia al lavoro con il non udente

Conoscere una verità […]non ci esime dallo

scoprirne altre, ma anzi ci facilita.

Descartes (regulae ad directionem ingenii, I Vrin)

Il deficit uditivo

Il deficit rappresenta quel parametro che vuole definire l’entità del difetto e della

perdita rispetto a una norma ideale; questo per differenziare lo stato di handicap di

cui fanno parte gli svantaggi a cui va incontro, in questo caso, un soggetto audioleso

ad esempio nella vita scolastica e sociale.

Definiamo in generale "audioleso" qualunque individuo affetto da sordità, cioè non in

grado di percepire una determinata gamma di suoni. Va subito precisato che le

caratteristiche del danno uditivo variano notevolmente da soggetto a soggetto in base

al profilo della percezione. È raro che vi siano casi di sordità profonda, che vi siano

cioè persone che non avvertono nessun suono.

Generalmente tutti i soggetti audiolesi odono i suoni gravi, quali quelli prodotti dalla

percussione del tamburo, per esempio, purché l’intensità (il volume) sia adeguato alla

percezione uditiva.

Un tempo, quando non esistevano le strumentazioni sofisticate oggi usate per la

diagnosi e vi era ancora una scarsa conoscenza di questa patologia, accompagnata da

una diffusa incompetenza della fisica del suono da parte dei pediatri, molti bambini

audiolesi non venivano riconosciuti tali. I genitori, ansiosi per il ritardo del

Page 80: Esperienze in Musicoterapia Vol II

78

linguaggio del figlio, venivano generalmente rassicurati dal medico poiché il

bambino aveva reagito (girando la testa, sbattendo le palpebre, ecc.) al forte battito

delle mani o al colpo del pugno sul tavolo (su cui sedeva il bambino!).

Di solito l’orecchio umano distingue 400.000 suoni; in condizioni uditive normali

chiunque sa localizzare una sorgente sonora usando solo l’orecchio.

Riconosciamo le voci familiari anche se modificate dalle distorsioni di natura

elettrica dovute al telefono e, purché siano di intensità sufficiente, distinguiamo l’uno

dall’altro l’abbaiare di un cane, lo stridere di una ruota e persino il passo di una

persona nota.

L’orecchio umano è sensibile ad una vasta gamma di frequenze compresa tra 16 e

16.000 vibrazioni al secondo (Hz).

Come la frequenza, anche l’intensità è una caratteristica fisica del suono e come tale è

commensurabile. Unità di misura dell’intensità è il decibel (dB). Il suono si produce

ogni volta che un corpo vibra ad una velocità sufficiente a propagare un’onda nel

mezzo in cui esso si trova.

Perché sia percepito, il suono, come già detto nel capitolo precedente, deve

raggiungere l’orecchio, il quale lo trasmette al cervello, dove potrà essere registrato

come evento in corso nella realtà che circonda l’ascoltatore. A seconda delle

sensazioni, diverse da individuo a individuo, cui è stato in precedenza associato, un

suono è in grado di provocare una molteplicità di emozioni e di reazioni fisiche.

Il cervello, centro della memorizzazione dei suoni, accumula sensazioni sonore

probabilmente già in fase prenatale (presumibilmente a partire dal settimo mese di

gestazione, con il completamento dello sviluppo dell'orecchio interno). È dunque nel

cervello, dove il viaggio dei suoni termina un istante dopo aver avuto inizio.

L’udito diventa il fondamentale risolutore di qualsiasi comunicazione sonora. Gli

elementi fin qui enunciati ci consentono di delineare con maggior precisione la

situazione del soggetto audioleso. Il suo problema primario e immediato consiste nel

non percepire una normale conversazione, la voce, il messaggio verbale codificato

ottenuto facendo vibrare le corde vocali.

Page 81: Esperienze in Musicoterapia Vol II

79

Le corde vocali vibrando emettono suoni (frequenze fondamentali) che nel loro

percorso di uscita dalla bocca attraversano diverse cavità oro-bucco-faringee e

subiscono varie modificazioni, arricchendosi di armoniche: da qui i suoni complessi

della voce. La voce umana di conversazione interessa una gamma di frequenze che

oscilla mediamente tra 125 e 8.000 Hz.

Tanto è maggiore l’intensità necessaria a far percepire le diverse frequenze, tanto più

grave è la sordità dell'individuo.

Si riporta qui di seguito la classificazione internazionale delle sordità:

Perdita da 20 a 40 dB sordità lieve

Perdita da 40 a 70 dB sordità media

Perdita da 70 a 90 dB sordità grave

Perdita maggiore di a 90 dB sordità profonda

Il problema del linguaggio verbale è tanto più grave quanto più è ridotta la dinamica

dell’udito. Una perdita uditiva media altera e distorce i suoni delle parole udite, così

da renderne difficile la comprensione, mentre il linguaggio risulta confuso e

gravemente dislalico (spesso la difficoltà di sentire viene diagnosticata come ritardo

mentale). Una sordità grave o profonda può ledere l’udito nell’intera banda delle

frequenze percepibili, oppure soltanto in una parte importante della banda stessa,

provocando una conseguente impossibilità di percepire qualsiasi suono della voce

umana. Non potendo udire, non vi è da parte dell'individuo lo stimolo alla produzione

vocale e conseguentemente all'emissione della voce, di cui sarebbe peraltro capace,

essendo l'apparato fonatorio in sé integro.

La sordità grave non inibisce solo l’acquisizione del linguaggio verbale, ma produce

una concatenazione di effetti collaterali, che vanno dalla difficoltà immediata di

percezione dello spazio circostante fino alla maggiore tendenza all’insicurezza e alla

tensione emotiva, determinando così l'insogere di gravi e complesse problematiche

che investono la globalità della comunicazione.

Il soggetto con deficit uditivo viene a trovarsi in una situazione d’isolamento

esistenziale: percepisce se stesso come diverso, isolato non solo per difetto di

Page 82: Esperienze in Musicoterapia Vol II

80

comunicazione verbale, ma anche per l’altrui incomprensione dei propri messaggi,

desideri ed esigenze.

Il bambino audioleso ha gli stessi bisogni del bambino udente ma, non avendo

instaurato con l’ambiente circostante gli stessi contatti che ha quest’ultimo, vive uno

stato di deprivazione affettiva, a causa della quale le proprie reazioni risultano

alterate e sovente percepite esagerate.

Va tenuto presente che il bambino con deficit uditivo è un soggetto potenzialmente

normale, che struttura un comportamento anomalo sia secondo il modo in cui vive la

disabilità, sia soprattutto in rapporto a come l’ambiente sociale che lo circonda

reagisce alla sua sordità.

Bisogno fondamentale del bambino audioleso è sentirsi “presente”, compartecipe di

una condizione o di una situazione comune; ma la presenza di un individuo si attua

quando questi riesce a instaurare con gli altri delle relazioni; stabilire dei rapporti è

altresì la condizione fondamentale per l’apprendimento della lingua.

Ne consegue che la possibilità di recupero non dipende solo dalla gravità del danno

organico ma soprattutto dall’esistenza di risposte affettive capaci di accogliere e

rendere partecipe il bambino.

E’ certamente vero che l’essere audiolesi costituisce una condizione pregiudizievole

alla comunicazione, ma non è altrettanto scontato che debba esservi una

corrispondenza e un allineamento inevitabile tra i livelli della menomazione

fisiologica e i livelli di deficienza della comunicazione. Quest’ultima è il risultato di

complesse modalità di trasmissione e di ricezione di informazioni, sensazioni,

percezioni d’ambiente e di situazioni. Il linguaggio non è l’unico mezzo per

instaurare la comunicazione, che si avvale di altri strumenti quali la gestualità, la

prossemica, la mimica facciale e posturale e, più in generale, tutte le connotazioni

relazionali del comportamento.

Il deficit uditivo inibisce, frena o altera il processo di acquisizione delle informazioni

accessibili attraverso il linguaggio verbale, ma lascia inalterate le capacità di

apprendimento e di impiego di altre forme di comunicazione, a meno che alla sordità

non si aggiungano altri fattori problematici.

Page 83: Esperienze in Musicoterapia Vol II

81

Sarà importante quindi procedere su due fronti:

-allenamento acustico-sensoriale;

-incrementare il vocabolario, far apprendere forme di conoscenza astratte,

generalizzate, e lavorare sulla comprensibilità.

L’esperienza è un buon metodo per insegnare non a dire parole come “fonemi

collegati” ma utilizzarle come espressione corrispondenti a un vissuto da comunicare.

Da ciò si capisce quanto si debba lavorare con la persona nella sua globalità e quanto

sia importante fare leva sulla sua carica emotiva, che servirà da motivazione

intrinseca.

Il recupero educativo e riabilitativo deve coinvolgere la persona attraverso l’utilizzo

delle esperienze.

A differenza di altri deficit, la sordità non si manifesta con segnali esterni visibili;

non è pertanto facilmente riconoscibile come tale in sede di approccio comunicativo e

nell'interazione sociale quotidiana. Rivolgendo la parola ad una persona sorda, le sue

difficoltà di comprensione causate da parole pronunciate in fretta o senza guardarla

direttamente in volto (pensiamo a una frettolosa richiesta occasionale di indicazione

stradale, di orario ecc.) genera spesso nell’interlocutore un feedback negativo.

L’espressione interrogativa del volto (difficilmente un sordo capisce al volo una

richiesta verbale specie se proveniente da un estraneo), la voce gutturale e

un'accentuata gestualità delle mani allontanano l’interlocutore, che può essere portato

a ritenere di aver accostato una persona socialmente poco disponibile.

Il non udente ha imparato a leggere nel volto degli altri espressioni di incredulità, di

incomprensione; egli si è costruito la propria identità attraverso questi feedback e

finisce col rinforzare i danni derivanti dalla sordità.

La sordità implica la separazione. Chi ha difficoltà nella comprensione delle parole,

pur trovandosi fisicamente all’interno di un contesto sociale, in realtà ne risulta

escluso, separato dagli altri.

Concludendo, il deficit uditivo provoca delle problematiche sociali, l’intervento va

quindi esteso alla promozione della persona nell’ambiente in cui essa vive.

Page 84: Esperienze in Musicoterapia Vol II

82

La rieducazione sonora dell’audioleso o della persona con impianto cocleare è

centrata sul deficit sensoriale, l’intervento è volto a incrementare le capacità di

discriminazione e di attenzione verso mondo dei suoni. È tanto più importante quindi

porre attenzione all’armonizzazione dell’individuo facendogli percepire la sua

integrità.

Accorgimenti da utilizzare con persone con deficit uditivo

Ritengo opportuno soffermarmi aD illustrare gli accorgimenti utili per predisporre il

setting in modo idoneo e per rendere più efficace la comunicazione.

La stanza deve essere insonorizzata in modo che rumori esterni non creino

interferenza con i suoni della terapia; anche i rumori interni alla stanza devono essere

ridotti al minimo, per cui sarà importante prestare attenzione anche a fonti di disturbo

quali i condizionatori d’aria o altre apparecchiature che possano produrre ronzii.

La comunicazione verbale con la persona con deficit uditivo dovrà adottare alcune

indispensabili strategie comunicative:

• posizionarsi di fronte all’ascoltatore ad una distanza compresa tra 1 e 1,5 metri;

• il viso deve essere ben illuminato (non in controluce);

• i movimenti della fonazione non devono essere mascherati (mano davanti alla

bocca, masticazione, ecc...) o troppo accentuati;

• richiamare l’attenzione della persona prima di cominciare il discorso;

• parlare con un'intensità di voce normale (60-65 dB);

• la velocità dell’eloquio deve essere lievemente ridotta rispetto alla norma;

• usare frasi brevi e costruzioni sintattiche semplici;

• mantenere un discorso lineare e contestualizzato;

• fare uso, se necessario, di espressioni facciali e gestuali per meglio convogliare

il significato del messaggio verbale;

Page 85: Esperienze in Musicoterapia Vol II

83

• utilizzare un vocabolario adatto all’esperienza, alla cultura e all’età del

soggetto;

• enfatizzare la parola chiave della frase;

• non sostituirsi al soggetto nell’espressione;

• verificare che abbia capito;

• rispettare i tempi nel comprendere, rispondere, esprimere;

• elogiare e incoraggiare il soggetto per gli obiettivi conseguiti;

• mostrare il proprio interesse verso la persona nella sua globalità e non solo in

quanto soggetto da riabilitare;

• se si svolgono attività di gruppo posizionare le persone in cerchio.

Il livello di lettura labiale del paziente con impianto cocleare condiziona inizialmente

la comunicazione; in seguito l’apporto di informazione uditiva, sommata a quella

visiva, riduce le difficoltà di comprensione del messaggio.

Perché la musicoterapia con soggetti audiolesi

L’orecchio è l’organo dell’udito, il suo utilizzo è essenziale, sembra essere il

principale tra i nostri cinque sensi. È difficile immaginare come sarebbe il mondo se

non avessimo la facoltà di udire. L’udito è il senso su cui facciamo massimo

affidamento per quasi ogni aspetto della nostra vita quotidiana. La perdita dell’udito è

un deficit sensoriale ma l’handicap che ne deriva è la mancanza della comunicazione,

fondamento della nostra esistenza sociale e cognitiva.

Il fine dell’addestramento uditivo è l’ascolto, inteso come processo mentale più che

fisico.

La persona audiolesa, a causa del suo deficit uditivo, ha una percezione delle

informazioni sonore debole a livello delle frequenze di intensità e disturbato a livello

delle frequenze di timbro. I suoni musicali, rispetto a quelli del linguaggio, veicolano

al cervello una maggiore e più ricca varietà di informazioni.

Page 86: Esperienze in Musicoterapia Vol II

84

La musicoterapia considera e concilia allo stesso tempo:

• la dimensione artistica della musica, che implica lo sviluppo della sensibilità,

della creatività, del gioco sonoro e musicale, così come il rispetto delle forme

differenti che la musicalità può assumere da un individuo a un altro;

• la dimensione linguistica della musica, che partecipa allo sviluppo del

linguaggio, dalla sua genesi alla qualità della parola.

Questo permette un vasto utilizzo del suono non solo in ambito puramente

addestrativo ma anche in quello del vissuto e dell'armonizzazione con gli altri.

La relazione con il suono stimola in modo naturale sia l’ascolto che la produzione

sonora nel soggetto impiantato; lo incoraggia a migliorare il proprio linguaggio e la

qualità dell’espressione, consentendogli di ripercorrere le tappe di acquisizione del

linguaggio tipiche della fase di apprendimento linguistico dell'età infantile. Tipico è

l’esempio del bambino che apprende il linguaggio su imitazione e risposta a stimoli

materni (cioè della persona su cui basa la fiducia e il legame affettivo).

La modalità con cui si presenta un setting musicoterapico incoraggia la persona a

sperimentare, senza ansie da prestazione, il suono, la propria voce, il corpo, gli

strumenti.

L’avventura sonora che ne scaturirà sarà un’alternarsi di emozionalità, sia di quelle

trasmesse dalle vibrazioni ascoltate sia di quelle prodotte in prima persona.

L’interiorizzazione e la memorizzazione del suono avverrà in armonia con tutto il

corpo.

L’impianto cocleare (I.C.) , in quanto orecchio artificiale, è lo strumento che permette

di udire, ma sono i meccanismi cerebrali nella loro complessità che costituiscono

l’apparato da “istruire” per dare un significato al suono, affinché dalla percezione

sensoriale si possa pervenire alla decodifica e all’interiorizzazione. È su questo

versante che la musicoterapia è chiamata a intervenire e ad incidere con maggior

efficacia.

Il linguaggio verbale consta di due componenti essenziali: la componente

fonematica (che veicola informazioni di tipo lessicale ("casa") ma anche

Page 87: Esperienze in Musicoterapia Vol II

85

"grammaticale" (la "e" in "case") e la componente soprasegmentale (prosodia,

velocità, dell'eloquio, cadenza, intonazione ecc...)

Il sordo profondo percepisce di fatto solo questa seconda componente, che in un

soggetto udente svolge invece una funzione "accessoria" e di supporto alla

componente fonematica.

Il soggetto impiantato, a differenza del sordo profondo si trova, grazie

all'impianto, nella posizione di poter ripristinare (anche se solo in parte e in modo

incompleto) la facoltà di percepire ed elaborare le informazioni di tipo

fonematico.

La musicoterapia interviene:

a) per riequilibrare il soggetto;

b) quale supporto alla riabilitazione sonora.

Criteri di selezione dei candidati per l’impianto cocleare

Vi sono dei criteri in base ai quali selezionare le persone più idonee ad essere

impiantate. In ogni caso non dovranno esserci controindicazioni mediche e audio

ontologiche.

Bisogna anche ricordare che i risultati ottenibili nell’ambito della sfera della

comunicazione nella persona impiantata risulteranno direttamente proporzionali alla

durata della deprivazione uditiva.

Le analisi per l’individuazione dell’utenza vengono differenziate nei test

pscologici/logopedici in base all’età della persona, allo scopo di poter meglio

calibrare la metodologia e il tipo di indagine secondo la fase di sviluppo in cui si

trova il soggetto; nelle valutazioni mediche ontologiche la differenziazione è attuata

invece in base alla plasticità fisica e mentale che si differenzia molto tra adulto e

bambino.

Il candidato viene quindi sottoposto a una serie di test:

Page 88: Esperienze in Musicoterapia Vol II

86

• valutazione da parte del medico-internista;

• test audiometrici e vestibolari;

• test neurofisici;

• test neuropsichiatrici;

• studio per immagini;

• funzionalità del labirinto;

• test logopedici.

Questi ultimi, come già detto, sono differenziati in base all’età del soggetti e

forniscono informazioni funzionali anche alla riabilitazione.

In termini generali, per quanto riguarda i bambini, si può dire che si vengono

impiantati sia quelli con sordità preverbale che post-verbale; in entrambi i casi si

prediligono bambini che non traggono beneficio dall’utilizzo della protesi acustica o

non la possono utilizzare in modo consono.

In particolare nel bambino questi sono i parametri presi in considerazione: essi

valgono sia per una situazione di sordità preverbale che postverbale:

• Età : l’età ideale per impiantare un soggetto con sordità profonda è intorno

ai tre anni (l’individuo ha una elevata plasticità cerebrale e predisposizione

alla comunicazione verbale).

• Capacità uditiva: il bambino più idoneo all’impianto è quello sordo totale o

profondo (ciò viene valutato tramite un accurato esame audiometrico).

• Produzione verbale: che valuta il livello e la produzione fino a 3-4 anni;

oltre questa età valuta la competenza fonetico-fonologica, morfosintattica e

semantico-lessicale.

• Livello cognitivo: riguarda le conoscenze acquisite, la capacità di cogliere e

trattenere stimoli polisensoriali, emotivi “investiti da parole”. Ciò avviene

attraverso la detezione e percezione, l’identificazione, la memoria a breve

termine, la rielaborazione, la categorizzazione, la generalizzazione e la

comprensione.

• Lettura del linguaggio: valutazione e qualità della lettura labiale attraverso

prove di ascolto, vista/ascolto, vista.

Page 89: Esperienze in Musicoterapia Vol II

87

• Capacità comunicativa: tutti gli elementi sopraelencati devono essere

considerati in un’ottica globale dalla quale emerga la capacità di trasmettere

e captare emozioni e mettersi in ascolto.

Per gli adulti si predilige un utente con sordità totale/profonda bilaterale, con nessun

beneficio dalla protesi acustica, con buona risposta alla lettura labiale e un Q.I. nella

norma.

L’adulto deve avere una forte motivazione al ripristino della comunicazione verbale

perchè lo sforzo che dovrà sopportare per imparare ad ascoltare con l’impianto

cocleare cambia in modo radicale rispetto alla modalità a cui da anni era abituato e la

durata della riabilitazione è impegnativa.

Nella fase di selezione vengono valutate le problematiche del paziente adulto sul

piano della comunicazione.

Queste vengono rilevate mediante un protocollo che varia in base all’età di

insorgenza della sordità.

L’analisi è svolta nei seguenti ambiti:

• Capacità uditiva: valutazione di detezione: suono/silenzio; discriminazione:

uguale/diverso; identificazione: possibilità di scelta tra un numero

prestabilito di stimoli in una lista chiusa; riconoscimento in una lista aperta

tra stimoli di vario tipo suoni strumentali/rumori/ambientali/suoni verbali.

• Espressione verbale: indaga il livello fonologico fonetico, lessicale,

sintattico, semantico. Solitamente i parametri più alterati riguardano

l’intensità e la melodia, raramente l’articolazione.

• Le abilità cognitive riguardano lo stato della competenza linguistica e delle

capacità di integrazione; questi fattori rappresentano una base utile per la

buona riuscita della riabilitazione, valutazione della memoria uditiva.

• Lettura labiale o del linguaggio cioè un’indagine volta a sondare la capacità

di riconoscere fonemi/parole/frasi con modalità visiva, visivo/uditiva,

uditiva.

• Interazione: valutazione dell’incidenza del deficit sulla qualità dei rapporti

interpersonali e sullo stato emotivo. Studio sulla motivazione che induce a

Page 90: Esperienze in Musicoterapia Vol II

88

sottoporsi all’impianto, sulle aspettative e sul comportamento, in quanto il

grado di disponibilità, attenzione, affaticabilità, coinvolgimento emotivo ed

equilibrio psichico rappresenteranno fattori determinanti per la

riabilitazione.

Figure professionali coinvolte

L’impianto cocleare ha una componente medica (di volta in volta competenza

dell'audiologo, del cofochirurgo, del radiologo, del bioingegnere), una psicologica e

neuropsichiatrica e infine una riabilitativa, di competenza del logopedista.

In Italia la riabilitazione sonora di una persona con impianto cocleare è in molti casi

condotta dal logopedista e dal musicoterapeuta. L’obiettivo di entrambi è di condurre

una stimolazione uditiva da prospettive diverse ma interconnesse, operazione che

richiede collaborazione, interazione e coordinamento tra i due ruoli.

Lo scopo primo di tale interazione consiste nel potenziamento dell’efficacia

dell’attività, tenendo presente che lo specifico della riabilitazione non è solamente il

problema uditivo ma la gestione complessiva della comunicazione. Il beneficio

apportato dall’impianto dovrà essere valutato sotto una triplice prospettiva:

• la percezione dei suoni e dei rumori ambientali, dei parametri

soprasegmentali (prosodici) e segmentali (fonetici) della parola;

• l'aspetto socio-relazionale intesa come abilità comunicazionale, qualità di

vita;

• la componente psicologica, che interesa il carattere, il comportamento, il

livello di autostima ecc.

In linea generale si può fare una prima distinzione affermando che il logopedista

opera preminentemente sulla rieducazione al linguaggio, mentre al musicotarapeuta

spetta il compito di intervenire sulla dimensione sonora nella sua globalità.

Page 91: Esperienze in Musicoterapia Vol II

89

La collaborazione dovrà inoltre estendersi al tecnico del mappaggio, che provvede al

delicato compito di ottimizzare la performance del dispositivo cocleare tarandolo

progressivamente sulla base dei dati e delle informazioni (le impressioni uditive ed

extrauditive del soggetto) raccolte dal musicoterapeuta e dal logopedista nel corso

delle sedute.

Un altro ruolo importante è svolto dalla famiglia, che deve essere sensibilizzata e

preparata a lavorare su due delicati versanti: il supporto psicologico-motivazionale e

l'esercizio-osservazione quotidiana.

Tenendo presente che la persona dispone già di un proprio bagaglio di conoscenze e

di personali strategie di apprendimento, i riabilitatori dovranno porre particolare

attenzione a non cadere nell’errore di voler ristrutturare il soggetto secondo schemi

elaborati esternamente. Un progetto pensato per e con la persona ha come

presupposto il pieno rispetto della soggettività, del suo stile cognitivo e della sua

“forma mentis”; ciò risulterà premessa essenziale di una vera accoglienza.

La musicoterapeuta Giulia Cremaschi sostiene che “nello spirito più coerente della

relazione interpersonale, della reciprocità docente-discente, adulto-bambino sarà

proprio il bambino sordo a condurre il musicoterapeuta alla riscoperta del suono. È

necessario che il musicoterapeuta sappia procedere attento a cogliere gli spunti non

verbali che provengono dal bambino. Infatti il problema autentico del bambino sordo

non va cercato nella sordità, ma nella vita di relazione. Qualora egli non ascolti, ciò

accade non perché è sordo ma perché sta perdendo o ha perso la fiducia negli altri,

pertanto in se stesso.” (Giulia Cremaschi Trovesi, 1996) Il concetto fondamentale

esposto rafforza l’idea che la relazione assuma significato solo se basata sulla fiducia

e quindi sull’ascolto e sull'apertura all’altro. Per quanto riguarda la musicoterapia,

diversamente da quanto detto saremmo in presenza di semplice animazione musicale

o di puro addestramento.

Obiettivi specifici della riabilitazione sonora per una persona con impianto cocleare,

confronto tra logopedia e musicoterapia

Page 92: Esperienze in Musicoterapia Vol II

90

Le finalità della riabilitazione rivolta al soggetto che beneficia di un impianto

cocleare è lo sviluppo delle capacità di utilizzare le stimolazioni uditive generate

dallo stimolo elettrico. Per raggiungere tale traguardo bisogna attraversare una fase di

accettazione dell'impianto e integrazione armonica del dispositivo di percezione

artificiale con l’organismo della persona. L’adattamento del soggetto al “nuovo

mondo sonoro” deve avvenire in modo graduale, al fine di evitare un’eccessiva fatica

uditiva che potrebbe anche ingenerare qualche disturbo fisico (stanchezza, mal di

testa, disequilibrio, stato confusionale) e conseguentemente psichico (ansia, tensione,

paura, ecc.).

La musicoterapia consente un’ampia possibilità di scelta tra le opzioni di intervento,

data la notevole versatilità degli strumenti sonori utilizzabili allo scopo. I

rumori/suoni che percepiamo nel quotidiano sono molteplici, e altrettanto varie

risulteranno di conseguenza le modalità per impostare questo tipo di riabilitazione.

Sarà possibile perciò avvalersi di tutte le indicazioni e spunti ottenuti attraverso

l'osservazione e l'interazione verbale e non verbale con il soggetto.

La musicoterapia rappresenta lo strumento per focalizzare l’attenzione al mondo

sonoro, ma soprattutto il legame tra sensazione uditiva e sensazione emotiva,

attivando così globalmente le energie comunicazionali verbali e non verbali della

persona, imprimendo il suono nella memoria in modo emotivo e non solo puramente

sensoriale. In questo modo la persona percepirà maggiormente l’utilità e la

trasferibilità ad altri contesti di quanto sperimentato in terapia.

Lo scopo ultimo della musicoterapia è promuovere la relazione e quindi favorire

l’integrazione fisica, psicologica ed emotiva dell’individuo attraverso l’uso del suono,

degli elementi musicali (ritmo, altezza, timbro, intensità) e attraverso gli strumenti.

Le esperienze proposte al soggetto sono finalizzate a privilegiare di volta in volta,

enfatizzandole, singole componenti e aspetti della dimensione sonora quali le

intensità acustiche, i timbri, le intonazioni, gli intervalli; l'esperienza sonora

rappresenta inoltre una modalità per immergersi nella dimensione spaziale (il luogo

dove si collocano le fonti sonore) e temporale (l’attesa di frequenze, pause,

ripresa…).

Page 93: Esperienze in Musicoterapia Vol II

91

In base alla concezione di musicoterapia di R. Benenzon che la considera una

modalità regressiva, la musica è un modo per riconciliarsi con l’aria (veicolo acustico

fondamentale), con l’acqua e con tutti i materiali-strumenti morbidi, duri, caldi,

freddi, ecc. presenti nel setting; in questa ottica anche il corpo diviene un vero e

proprio strumento musicale.

Particolarmente importante in musicoterapia si rivela la distinzione delle attività in

base all'età del soggetto. Nel bambino sarà prioritaria l'attività di tipo ludico-

esplorativa, mentre nell’adulto assume rilevante importanza anche il momento

dell'ascolto verbale: è necessario infatti procedere a un attento e costante

monitoraggio del feedback proveniente dal soggetto (i suoi dubbi, aspettative,

osservazioni ecc.) per aiutarlo nella fase di transizione dalla propria identità iniziale

di non udente, caratterizzata da tutta una serie di comportamenti tipici di tale

condizione (per es. la segnalazione visiva e/o tattile che nel quotidiano rimpiazza

interamente quella acustica) alla sua nuova identità di udente, che necessita

dell'acquisizione di alcuni schemi comportamentali nuovi e dell'abbandono o della

ridefinizione/rettifica dei precedenti.

Il musicoterapeuta svolge un percorso con obiettivi che possono variare in itinere

partendo dalla persona e portando a galla per primo le sue caratteristiche , in special

modo quelle sonoro-musicali, motorie ed emozionali.

Gli obiettivi del musicoterapeuta sono elastici, in termini temporali, e perseguono gli

scopi in modo personalizzato in base alle esigenze della persona in quel momento

preciso. Per schematizzarli è possibile separare quelli della rieducazione da quelli del

dialogo sonoro, anche se in realtà questi procedono pari passo.

I logopedisti hanno elaborato un percorso definito e abbastanza generalizzabile,

differenziando il protocollo di riabilitazione a seconda che l’utente sia nella fase

adulta o nella fase infantile. Il fine è poter utilizzare la modalità più consona all’età

ma anche considerando le esigenze da soddisfare e i risultati attesi da raggiungere,

condizioni queste che determinano una diversificazione delle fasi da seguire per la

rieducazione sonora.

Page 94: Esperienze in Musicoterapia Vol II

92

È imprescindibile individuare obiettivi chiari, soprattutto laddove più figure

professionali operano contemporaneamente con lo stesso soggetto, il quale dovrà

comunque restare sempre al centro dell’intervento; in questo modo si creerà una

situazione in cui siano messi costantemente in gioco il protagonismo, l’avventura, la

sperimentazione e in ultima analisi gli aspetti emozionali della persona con cui si sta

facendo il percorso.

Bisogna inoltre tenere presente che l’intervento riabilitativo dei soggetti preverbali

impiantati tardivamente presentano numerose problematiche dipendenti dal lungo

periodo di deprivazione sonora; tale deprivazione porta prevalentemente ad una

ridottissima capacità di ascolto e ad una comprensione spesso difficoltosa per la

ridotta informazione acustica.

Avere dei risultati da raggiungere porta a stabilire degli obiettivi in partenza. Questo

non deve far dimenticare il soggetto,che anzi ci può offrire stimoli per obiettivi più

consoni.

Il protocollo terapeutico non deve essere visto come uno strumento rigidamente

adottato ma come uno spunto da adattare all’individuo, una sorta di condivisione-

alleanza con il soggetto sul difficile e lungo percorso.

Page 95: Esperienze in Musicoterapia Vol II

93

IL MUSICOTERAPEUTA TRA ARTE E SCIENZA

GENIO E (S)REGOLATEZZA

di Emanuela Paludet

Chi è il musicista?

Giacomo Gaggero fornisce a questo proposito un’utile definizione: «Il musicista è

una persona che, in possesso di un “repertorio” tratto da una tradizione musicale, sia

essa colta o popolare, è in grado di proporre interpretazioni di quei testi, compatibili

con la tradizione interpretativa del genere»53.

È complicato parlare di musica in termini differenti da questi. Si trova talmente

“dentro” ciascuno di noi che tentare di definirla, di definire chi vuol fare musica di

professione, è difficilissimo, a meno di non allegare uno strumento musicale alle

pagine di questa tesi. Una definizione non rende giustizia alla musica.

È più logico tentare di cambiare punto di vista: definire il rapporto del musicista con

la musica, con la pratica, lo “studio” della musica. È più interessante ed è essenziale:

si scopre l’importanza di tre parole chiave: SILENZIO, SUONO, ASCOLTO.

“Das wohltemperierte Klavier”: L’IO dell’Interprete e del Compositore

“Das wohltemperierte Klavier” secondo Schumann era l’ausilio indispensabile a una

buona formazione pianistica. La tecnica di un pianista passava dall’esecuzione

giornaliera dei 48 preludi e fughe che compongono “Il clavicembalo ben temperato”

di J. S. Bach.

Molti studenti di pianoforte ai giorni nostri amano pensare a “Das wohltemperierte

Klavier” come una sorta di sofisticato strumento di tortura inflitto durante il corso

medio. Schumann ai suoi tempi sosteneva come non ci fosse tecnica migliore: questi 53 G. Gaggero, Esperienza musicale e musicoterapia, Mimesis, Milano, 2003

Page 96: Esperienze in Musicoterapia Vol II

94

48 brani contengono tecnica pianistica in tutte le tonalità possibili, sono perfetti dal

punto di vista formale ma nello stesso tempo sono opere geniali (potrei dire artistici e

scientifici a un tempo). Tra tutta la letteratura pianistica possibile, i due volumi di

“Das wohltemperierte Klavier” probabilmente sono il miglior strumento didattico per

un pianista. Non per nulla, sebbene alcuni brani siano di semplice lettura, lo studio

serio e responsabile di quest’opera si propone all’allievo quando è già padrone di una

discreta tecnica pianistica e ha già i primi rudimenti interpretativi (pratici e storici);

prima questi brani rischierebbero d’essere sprecati. È un po’ come entrare in

tirocinio: ci vuole una buona quota di preparazione per poterlo affrontare.

Questi brani allenano il pianista a udire, comprendere, meditare e incarnare

l’armonia, il contrappunto, la melodia. La ricaduta immediata sulle capacità del

pianista è che questi brani stimolano la consapevolezza nell’ascolto della musica e

nell’espressione musicale, favoriscono l’ascolto e quindi il controllo del corpo

impegnato nell’esecuzione.

L’esecutore si allena a riconoscere se stesso e il suo stile, incontra l’Altro che lui

contiene attraverso la musica. Potremmo dire che il musicista, attraverso lo studio

intraprenda una sorta d’autoanalisi di carattere profondo, globale, creando la

situazione necessaria ad avviare un dialogo interno. Una volta avviato e reso sicuro il

dialogo interno è possibile avviare un ascolto e un dialogo con il Compositore,

attraverso la sua composizione. È possibile ascoltarlo, quindi fornire attraverso

l’esecuzione una corretta interpretazione. L’esecuzione di un brano stimola

l’espressione autonoma e cosciente del pianista. L’interpretazione che ne deriva è

unica: è al contempo specchio della poetica e dello stile del suo Compositore, e segno

inconfondibile del senso e dello stile dell’esecutore. Allo stesso tempo, l’aver

acquisito quel processo grazie all’incontro con l’Autore rende possibile l’incontro

con differenti stili, differenti poetiche, realizzando l’incontro con altri Autori. Stiamo

operando la prima negoziazione: tra genio e regolatezza, mediata da un principio

attivo: l’ascolto.

Page 97: Esperienze in Musicoterapia Vol II

95

Capacità d’improvvisare: suono il mio ascolto

Il dato fondamentale nel discorso di Schumann citato al paragrafo precedente, è la

premessa fondamentale contenuta inespressamente: la ricerca di un ascolto

consapevole come tratto distintivo di un buon musicista.

Ma da dove viene questo particolare modo d’ascoltare, che permette al tempo stesso

di identificarsi e disidentificarsi da sé per poter meglio comprendere e “suonare” sé

stessi per bocca di altri Autori? C’è un modo per elicitare più velocemente questa

caratteristica in un musicista?

Suonare per un musicista significa anche provare il grandissimo desiderio di non

fermarsi all’interpretazione di brani precomposti, ma di esprimere qualcosa di

proprio, che esprima il suo “senso” e la sua poetica senza mediazioni. A molti

musicisti viene voglia di comporre. L’antefatto della composizione è

l’improvvisazione54.

La tecnica dell’improvvisazione s’impara. Esattamente come s’impara a interpretare

e si diventa interpreti “Classici”, “Blues”, “Jazz”… non a caso ciascun “filone”

musicale ha i suoi grandi improvvisatori. Questa capacità è distintiva dei musicisti

Jazz o Blues. Pochi musicisti considerano la pratica realmente utile (anche a fini

didattici) nell’ambito del repertorio “classico”, anche se nelle scuole organistiche (e

pianistiche, in qualche caso) francese, tedesca e italiana essa è importante.

Secondo l’organista Arthur Wills l’acquisizione di un’ottima pratica improvvisativa

deve seguire un “cursus” molto rigoroso, fatto di composizione sulla carta, di

conoscenze d’armonia e contrappunto, di analisi sulle composizioni dei grandi autori.

Questo studio, lungo e complicato, che sembra essere così strutturato e forse anche in

grado d’inibire lo studente rinchiudendolo in tutta una serie di clichès, in realtà porta

a sbloccare la creatività, a svilupparla. Lo stesso Wills però ammette: «Per molti

esecutori l’improvvisazione rimarrà sempre più o meno imitativa55». Quindi,

54 «L’improvvisazione è veramente la forma base di ogni vera creazione musicale» W. Fürtwangler, Suono e parola, Fogola, Torino 1977 55 A. Wills, L’organo, la storia e la pratica esecutiva, Franco Muzzio Editore, Padova, 1987

Page 98: Esperienze in Musicoterapia Vol II

96

possiamo ipotizzare che il tratto distintivo del bravo improvvisatore, rispetto a quello

scadente, sia avere a disposizione il “dono” di saper suonare il proprio ascolto.

L’improvvisazione, in quanto sforzo creativo che parte dal “nulla”, dal silenzio, mette

inevitabilmente a nudo il musicista: sia quando sta improvvisando secondo un cliché

(in ogni caso l’ascolto attento del risultato metterà a nudo il particolare), sia quando

sta parlando di se stesso tramite le note. «Il musicista, se improvvisa realmente e non

“rappresenta” un ascolto facendo ricorso ad un più o meno collaudato repertorio di

luoghi comuni (i clichès), suona nel qui e adesso il proprio ascolto di sé.56».

Chi improvvisa parla di sé tramite le note a condizione che abbia ingaggiato una

ricerca, a condizione che dal silenzio conseguente l’inizio di quella ricerca abbia

accettato d’incontrarsi con sé stesso. In questo caso il musicista suona il suo “senso”,

suona la sua nota, come scrive Alessandro Baricco nel suo romanzo “Castelli di

rabbia”57.

Stranamente per molti musicisti è più naturale parlare di sé “per bocca d’altri”,

attraverso l’interpretazione dei grandi autori. Chi impara a improvvisare spesso

impara solo un cliché, che in ogni caso sarà a un tempo originale (in quanto tipico di

una persona e di quella soltanto) e radicato profondamente nella tradizione culturale e

didattica da cui è stato generato. L’ascolto consapevole, lo spazio per suonare la

propria nota… da dove viene? A chi è dato d’insegnarlo, di scoprirlo?

Il musicista che ha imparato ad improvvisare secondo il “metodo Wills”, il musicista

che ha pronte le mani e ha delle idee, come diventa un originale improvvisatore? Si

può insegnare ad ascoltare la propria nota e riprodurla?

Secondo Alfred Tomatis58 alla base della capacità di cantare e suonare uno strumento

libera, piena e corretta sta una corretta capacità d’ascolto. Preso dal punto di vista

prettamente medico- fisiologico, l’orecchio è il primo organo di senso a fornire dei

56 Gaggero Esperienza musicale e musicoterapia, Mimesis, Milano, 2003 57 “Voi non venite qui a cantare una nota qualunque. Voi venite qui a cantare la vostra nota. Non è una cosa da niente, è una cosa bellissima. Avere una nota, dico: una nota tutta per sé. Riconoscerla, tra mille, e portarsela dietro, dentro e addosso. Potete anche non crederci, ma io vi dico che lei respira quando voi respirate, vi aspetta quando dormite, vi segue dovunque andiate e giuro non vi mollerà fino a che non vi deciderete a crepare, allora creperà con voi.” A. Baricco, Castelli di rabbia, Rizzoli, Milano 1999. 58 A. Tomatis, L’orecchio e la voce, Baldini e Castoldi, Milano 1993

Page 99: Esperienze in Musicoterapia Vol II

97

feedback riguardanti un’esecuzione musicale all’esecutore. La base per una buona

esecuzione musicale passa dall’aver appreso in modo corretto e consapevole a

lavorare sui feedback provenienti dal proprio apparato uditivo. Tomatis suggerisce

addirittura degli “esercizi preparatori” all’ascolto. Egli ha provato che esistono

determinate posture che condizionano il musicista, la sua capacità d’udire o meno

alcune frequenze59. Ha inoltre dimostrato quale sia la postura migliore, per la miglior

qualità d’ascolto possibile.

Figura 1- La postura d'ascolto scorretta Figura 2- La postura

d'ascolto corretta

Penso che alcuni musicisti siano predisposti a scoprire questa dote in sé stessi, la

elicitino con il tempo, con lo studio, come sostiene Wills.

Ma se è vero l’assunto che qualsiasi comportamento è studiabile, mappabile quindi

riproducibile, anche la capacità d’ascolto profondo, realmente creativo, può essere

introiettata. Di più, si può insegnare ad introiettarla.

59 Gli studi più numerosi riguardano cantanti sottoposti a un vero e proprio training tramite l’orecchio elettronico. Tomatis ha comunque “esportato” la sua tecnica introducendone l’uso anche con violinisti, pianisti…

Page 100: Esperienze in Musicoterapia Vol II

98

Accordatura: improvvisazione di gruppo

Nella mente di Bach “Das wohltemperierte Klavier” era un’opera didattica: il titolo

costituisce una dichiarazione di programma. Il nome “ben temperato” doveva

testimoniare una rivoluzione avvenuta. All’epoca di Bach si era molto vicini alla

definizione del temperamento “equabile”: quello che oggi chiameremmo “base

sicura” per quanto riguarda l’accordatura degli strumenti.

Aver trovato un accordo, una integrazione, un “limite”, ha fornito ai compositori le

strutture necessarie per creare armonie uniche. A tutt’oggi in occidente è una

premessa fondamentale tra i musicisti: anche quando per suonare serva “scordare lo

strumento”, lo si scorda sempre riferendosi al temperamento equabile.

Siamo consapevoli d’aver creato un sistema per certi versi limitante, col quale è però

sempre possibile ingaggiare confronti ecologici con altre culture: penso ad esempio

alla tradizione musicale indiana.

Ho citato il “Clavicembalo ben temperato” perché l’accenno del titolo al

temperamento, all’accordatura, fornisce il legame logico per parlare di musica

d’insieme, improvvisata.

«Se alcune persone si riuniscono da qualche parte e cominciano a parlare tra loro, si

dice che conversano, dialogano, discutono o magari che scherzano o litigano. A

nessuno verrebbe in mente di dire che esse improvvisano. Se le stesse persone si

riuniscono nello stesso luogo e si mettono a suonare assieme senza leggere musica e

senza riprodurre musica conosciuta, si dice che improvvisano. (…) siamo così

abituati a pensare alla musica come a qualcosa di codificato, riproducibile,

riconoscibile, che l'interazione immediata e spontanea tra musicisti ci appare qualcosa

di marginale, di insolito o di stravagante. Nella nostra cultura si può diventare

musicisti professionisti senza aver mai improvvisato una nota. Quindi si impara a

leggere e scrivere, ma non necessariamente a parlare con la musica.»60

Questa citazione mette a nudo moltissimi difetti della didattica musicale e del ruolo di

musicista. La musica è comunicazione, è dialogo, non è solo recitazione: Scardovelli 60 Mauro Scardovelli, Gruppi di improvvisazione, cultura della pace e crescita personale, in www.pnlumanistica.it/pnl

Page 101: Esperienze in Musicoterapia Vol II

99

presenta il quarto e il quinto tempo della nona sinfonia di Beethoven come un dialogo

tra parti, dapprincipio in competizione e poi sempre più integrate tra loro, fino allo

“sbocciare” dell’”inno alla gioia”61. Si può dire la stessa cosa di moltissimi altri brani

precomposti.

Se l’improvvisazione musicale individuale è un prodotto di «nicchia» quella di

gruppo lo è ancor di più, se non altro perché due o più musicisti devono accordarsi su

cosa suonare e spesso questo non è un dato semplice, a meno che non si voglia

ricadere nel “cliché” citato più sopra, che impedirebbe un’espressione congruente e

genuina.

Accordatura, quindi, è la parola chiave. Accordatura degli strumenti, in primo luogo.

Di tutti gli strumenti, anche dello “strumentone" che è il corpo umano. Ci si accorda

quindi per ciò che riguarda il livello energetico, sull’attivazione muscolare… come?

In genere, secondo Scardovelli, l’improvvisazione libera, individuale e di gruppo il

bisogno di strutturare, prevedere e dare un senso alla musica viene a cadere,

generando ansia, incertezza. Ed è da qui che parte l’improvvisazione di gruppo,

dall’incertezza. Ma se i musicisti sono ben disposti ad ascoltarsi… regolarmente il

caos musicale generato dall’ansia e dall’incertezza evolve in qualcosa di integrato,

che al riascolto sembra precomposto. Regolarmente, il feed back riportato dai

musicisti nelle verbalizzazioni che vengono dopo le loro esecuzioni è un vissuto di

gioia nel poter esprimere la propria musica, integrandola con quella degli altri.

L’ascolto, centro dell’incontro musicale, principio attivo dell’improvvisazione, ne

esce approfondito, in termini di capacità dei singoli di auto ascoltarsi, di ascoltare gli

altri, di integrarsi nella musica di cui sono portatori. Tutto questo fa di un musicista

un buon musicista.

61 M. Scardovelli, ivi.

Page 102: Esperienze in Musicoterapia Vol II

100

Un modello

«C’è un aspetto di questo nostro mestiere che lo rende unico, non assimilabile a

nessun altro: è il fatto che, conciliando paradossalmente verità e finzione, ci

incontriamo col cliente e ci proponiamo a lui da una posizione “come se”»62.

Approdando alla musicoterapia “dal lato dei musicisti”, si può avevo sperimentare

come la musica possa realmente fare qualche cosa per gli altri. Uno dei passi più

importanti nel percorso è quello di mettersi alla ricerca di quali siano le caratteristiche

e le competenze di un terapeuta. Non è semplice, ma è la base del lavoro di

formazione. Il lavoro di terapeuta per molti aspetti è un lavoro come molti altri: è una

offerta d’aiuto, generata da una domanda d’aiuto. È fondamentale per la professione e

la professionalità di chiunque voglia entrare nel ruolo terapeutico imparare ad

incarnare nel tempo il “come se”, proposto da Sergio Erba come modello cui tendere:

chi si mette in posizione “d’aiutante” in una relazione d’aiuto è portatore di

un’umanità dalla quale non può prescindere, fa parte della sua funzione terapeutica

reale, del cosiddetto “livello funzionale reale”. Allo stesso tempo questa funzione

terapeutica posta sul piano di realtà deve essere inscritta in un sistema di premesse

epistemologiche definite, regolate e univocamente interpretabili, che costituiscono

quello che chiameremo “il livello del ruolo” e il “livello funzionale teorico”. Ritengo

che tutta la scientificità e la possibilità d’essere realmente portatori d’arte passi dalla

profonda comprensione del paradosso del “come se”, unica via che permetta di

concepire il ruolo di terapeuta come una sorta di “tensione a” un obbiettivo: l’essere

Davvero Terapeuta. Una funzione matematica può descrivere questa “tensione a”,

quella di limite: lim )( +∞→x in cui l’incognita x rappresenta il terapeuta.

62 Sergio Erba, Domanda e Risposta, collana “Il ruolo terapeutico”, F. Angeli editore, Milano 1998.

Page 103: Esperienze in Musicoterapia Vol II

101

Genetica o… vocazione?

La spinta a scegliere il lavoro di musicoterapeuta è qualcosa che si ha dentro fin da

piccoli e si esplicita crescendo, oppure è una sorta di vocazione personale dovuta a

qualche fatto particolare durante la propria vita? C’è una reale differenza ai fini della

professione tra lo scoprire negli anni di aver sempre avuto nel sangue una certa

concezione della vita e del proprio lavoro e scegliere un lavoro perché a prima vista

ci piace?

Indubbiamente esiste una differenza tra le due ipotesi: la prima sottende un percorso

meditato e filtrato attraverso le scelte e le storie della vita, la seconda prevede una

minore autoanalisi alla base della scelta.

Tra la professione di musicista e quella di terapeuta esiste una sorta di “gap”:

entrambe le scelte professionali prevedono in qualche misura un “contatto con il

pubblico”, ma un terapeuta mette in gioco se stesso, ha la responsabilità di contribuire

ad alleviare la sofferenza altrui sulla base di studi condotti… quindi la sua scelta

prevede che la “messa in gioco” a livello umano sia molto differente da quella di un

semplice musicista, e molto più imponente proprio a livello quantitativo. Richiede

coraggio, non è cosa di tutti i giorni.

Prendendo spunto dalle numerose conversazioni sul tema “Terapeuta: perché? Chi

è?” svoltesi durante questi tre anni tra compagni di corso si possono individuare,

come gli attributi tipici di un terapeuta i seguenti: la capacità di conoscere, di

conoscersi, l’essere in perfetto equilibrio, non avere conflitti interiori in corso, essere

portatori di assoluto e incrollabile ottimismo; entrare puliti in terapia, essere puliti

“dentro”; ci sono addirittura protocolli di seduta che richiedono al terapeuta di dire se

ricorda d’essersi guardato allo specchio, lavato le mani, se ricorda come stava prima

d’iniziare la seduta63. Uno strumento così serve per entrare in seduta in perfetto

equilibrio: la “conditio sine qua non” per poter ascoltare l’altro, ricalcarlo, fare

rapport e successivamente condurlo verso visioni più allargate della vita.

63 R. Benenzon, G. Wagner, V de Gainza: La Nuova Musicoterapia, ed Phoenix, Roma, 1997

Page 104: Esperienze in Musicoterapia Vol II

102

Ma esiste davvero un essere umano del genere? Un essere umano perfetto,

praticamente, realmente perfetto? E, d’altro canto, quale essere umano in profonda

difficoltà accorderebbe fiducia a un uomo che non gli paia perfetto, o quanto meno

perfettamente in grado d’essergli d’aiuto, quindi senza problemi evidenti?

Insomma, come può essere che un terapeuta abbia bisogno di terapia, se è lui quello

che ha studiato tanti anni per poter essere d’aiuto agli altri, per aiutarli ad

emanciparsi? Soprattutto, come può essere che scelga di fare il terapeuta forse

proprio perché egli per primo ha bisogno di terapia?

Se conosce le tecniche, le teorie, se ha provato, come può essere che chi si pone nel

ruolo di terapeuta sia anche poco sotto lo standard dell’uomo equilibrato e perfetto in

grado di risolvere qualsiasi problema dei propri clienti?

Nei nostri discorsi partivamo dall’assunto che non pensavamo di poter in qualche

modo acquisire tutte le doti di perfezione insite nel nostro modello di terapeuta

ottimale.

Sergio Erba sostiene che una delle spinta più forti del terapeuta ad entrare nel ruolo

terapeutico sia la ricerca di sollievo da un proprio disagio. «Per molto tempo ho

pensato che chi ha avuto, nella propria storia, problemi che non riesce a superare da

solo, nella processualità della vita, ha tre prospettive di fronte a sé: o li subisce e se li

tiene per sempre, o chiede aiuto a un terapeuta, o fa il terapeuta64». Il minimo che si

può pensare di questa affermazione è che sia cinica e che metta a rischio la categoria

dei clienti. È lo stesso Erba poche righe dopo a riconoscerlo. Inoltre esiste il rischio

che una volta risolti i propri problemi attraverso il cammino di formazione e di

autoanalisi il terapeuta non riconosca più in sé le qualità necessarie ad essere

terapeuta: una volta guarito gli mancherebbe il trauma che fungeva da motore

motivazionale alla scelta d’entrare nel ruolo. Il fatto è che per alcuni di noi le ferite

della vita in realtà si tramutano in occasioni d’emancipazione personale. Attraverso

quei traumi diventa possibile riconoscere in sé il bisogno di guarire, di mettersi

accanto agli altri, ai disabili, ai sofferenti, con più naturalezza. Si estrinseca una reale

voglia d’essere utili.

64 Sergio Erba, Domanda e Risposta, collana “Il ruolo terapeutico”, F. Angeli editore, Milano 1998.

Page 105: Esperienze in Musicoterapia Vol II

103

Katz e Geneway sostengono un concetto simile: chi lavora nell’ambito della relazione

d’aiuto al prossimo sta rispondendo anche a una sua personale richiesta d’aiuto.

Un musicista è stimolato a divenire musicoterapeuta anche sulla base della sua

fiducia nella musica, del fatto che lui per primo durante il suo percorso di formazione

come musicista si è trovato a sperimentare, magari solo a livello intuitivo, che la

musica poteva realmente agire dei cambiamenti.

Ruolo

Il concetto di ruolo terapeutico in sé contiene, inespressi, tre sotto concetti,

apparentemente contrastanti, nei quali si riflette la dicotomia che vede i terapeuti

intenti a conciliare il genio, la regolatezza e la sregolatezza.

Ciascuno di questi concetti ha un’importante ricaduta sulla pratica terapeutica, essi

sono: il livello del ruolo, propriamente detto, il livello della funzione teorica e il

livello della funzione reale. La comprensione di questa distinzione, come dicevo, è

fondamentale per la ricaduta diretta che ha sulla professione. Quando parliamo di

ruolo secondo questa definizione, infatti, stiamo tracciando quella che secondo la

psicologia umanistica è la vera e propria cornice all’interno della quale sviluppare il

lavoro, la base sicura: arrivare a una corretta definizione quindi implicitamente

significa creare una bussola con la quale si può negoziare e creare un contenimento

professionale, a un tempo.

Distinguiamo quindi fra Ruolo e Funzione. Il ruolo è inteso come il “luogo della

professionalità”: oggettivabile, definibile in termini oggettivi perché sono dati, scritti

per contratto. Fanno parte del ruolo gli attributi e tutta quella parte del lavoro del

terapeuta che ha a che fare con la non discrezionalità, come una sorta di cornice nella

cornice. Avere una base certa cui tornare, scegliere d’intrattenere con questa “base

certa” un buon rapporto, attraverso negoziazioni e confronti interiori o di supervisone

è fondamentale.

Page 106: Esperienze in Musicoterapia Vol II

104

Tra gli attributi di ruolo stanno l’ottimismo, la responsabilità, l’autorità, il potere.

Responsabilità intesa non solo verso il cliente, quindi: preparazione, correttezza,

rigore professionale, ma responsabilità rispetto alla propria scelta, prendersi carico

della scelta operata, cioè mettersi in posizione di potere e superiorità rispetto al

cliente per una questione di servizio nei confronti del cliente.

Abbiamo poi l’ottimismo, inteso come fiducia che il cliente attraverso la terapia

possa veramente essere in grado di intraprendere un percorso migliorativo. Qui è

necessario fare una piccola anticipazione rispetto agli attributi più prettamente aventi

a che fare con la discrezionalità, cioè con gli attributi di “funzione”: un terapeuta può

essere ottimista per “funzione”, cioè per come funziona caratterialmente. Può non

esserlo, per carattere, genetica, esperienze di vita, non esiste una legge che imponga a

tutti gli esseri umani l’ottimismo come regola di vita, per quanto sia un approccio

salutare all’esistenza, se praticato ecologicamente. L’ottimismo di ruolo ha carattere

completamente differente: è motivato dal percorso di formazione del terapeuta,

dall’analisi che il terapeuta stesso ha intrapreso durante la sua formazione, dal

continuo lavorare e ripensare sui propri casi in supervisione, con i colleghi. È la

convinzione che grazie alla terapia le cose possono cambiare, perché c’è un

“principio attivo” insito nella processualità e nella struttura della terapia che rende

possibile il cambiamento.

Gli ultimi due attributi di ruolo fondamentali: il potere e l’autorità del terapeuta,

senza i quali rischierebbe di non sussistere quella “asimmetria” necessaria a fare di

una persona un terapeuta.

Page 107: Esperienze in Musicoterapia Vol II

105

Funzione

Alla funzione si attribuiscono invece tutti quegli attributi che hanno a che fare con il

“modo di funzionare”65 del terapeuta, e più in generale possono essere associati alla

parte processuale (artistica) della terapia. Possiamo dire, per operare una distinzione

riduttiva ma chiarificatrice, che alla funzione appartengono i campi del ruolo

terapeutico che possono avere a che fare con una maggiore discrezionalità. Al livello

funzionale del ruolo appartengono campi che hanno a che fare con la creatività.

Per funzione teorica, infatti, intendiamo quel campo della professione del terapeuta in

cui egli stesso può intervenire: preparazione teorica, preparazione tecnica, fonti cui

far riferimento. Sta al terapeuta scegliere in base al suo modo di funzionare quali

sono i suoi punti cardine e come sia meglio agire in terapia in conseguenza a queste

sue scelte.

La funzione pratica sta al livello più artistico in assoluto. Concerne la vita di tutti i

giorni di un terapeuta: l’esperienza accumulata in un dato momento della carriera, il

grado di maturità, il modo in cui è arrivato a fare il terapeuta e il suo essere persona.

Qui trova composizione un dilemma che molti terapeuti sentono. Lo scarto tra la

propria posizione, il proprio ruolo (che sottintende presa di responsabilità nei termini

più sopra descritti), e il proprio essere terapeuta nella realtà di tutti i giorni, con un

certo grado d’esperienza e di maturazione, con un bagaglio teorico magari in

evoluzione. Il terapeuta, dicevamo al paragrafo 2.1, è per sua natura “fallibile”, mal

funziona in quanto essere umano. La distanza tra il livello del ruolo e quello della

funzione pratica sembrerebbe difficile da riempire. Come nelle funzioni matematiche

in cui l’incognita si avvicina asintoticamente all’asse cartesiano senza mai

incontrarlo. Ci sarà sempre un divario tra terapeuta nella realtà e il terapeuta così

come vorrebbe o dovrebbe essere, tra (s)regolatezza e scienza. Come ricomporre il

divario?

65 Sergio Erba, Domanda e Risposta, collana “Il ruolo terapeutico”, F. Angeli editore, Milano 1998.

Page 108: Esperienze in Musicoterapia Vol II

106

«Confrontandosi incessantemente col ruolo (…), in una dialettica costante (…),

accettando, magari con dolore, l’irraggiungibilità di quella posizione, ma non

rinunciando mai a tendere verso di essa.»

Infant observation: crescere osservando chi cresce

Il metodo dell’infant observation è stato messo a punto da Esther Bick, nel 1964.

Consiste nell’osservazione diretta psicoanalitica della coppia madre bambino per un

periodo di due-tre anni, comprendente gli ultimi tempi della gravidanza, la nascita del

bambino e tutto il periodo successivo fino al compimento dei due o tre anni del

bambino. Nel tempo ha assunto un’importanza cardine nel percorso di formazione di

moltissime figure professionali, operanti nel campo dell’infanzia, ma anche del

disagio psichico adulto.

È una metodica molto particolare: si osserva lo sviluppo del bambino in un contesto

molto più naturale rispetto a quello che prevederebbe un’osservazione del bambino

da solo a scopo terapeutico o d’accertamento. Questa metodica offre un maggior

numero d’informazioni rispetto a quello fornito dalla sola osservazione del bambino o

della madre. L’osservatore durante gli incontri non può in alcun modo interferire

nella relazione madre bambino, anche quando questa si presenti come problematica e

magari la madre richieda esplicitamente un intervento da parte dell’osservatore, o in

casi in cui l’osservatore stesso senta di dover “fare qualcosa” per alleviare la

sofferenza di uno dei due componenti la coppia in osservazione, o per facilitarne la

relazione. In questi casi l’osservatore deve saper resistere alla frustrazione e al

proprio disagio, perché in quella frustrazione e in quel disagio gli viene incontro una

figura solo apparentemente non protagonista del sistema osservativo: il proprio

bambino interiore.

Il nodo della questione è: se ci si limita ad osservare la coppia madre bambino senza

agire in alcun modo né dietro richiesta né su iniziativa personale, s’impara nel tempo

a riconoscere nella voglia di agire delle identificazioni proiettive che di volta in volta

Page 109: Esperienze in Musicoterapia Vol II

107

potranno essere con la madre o con il bambino, o con terze parti (ad esempio altri

membri della famiglia coinvolta nell’esperienza). S’impara a riconoscere parti della

propria personalità che entrano in “risonanza” con la coppia madre bambino e da

queste parti risonanti attraverso la supervisione s’impara a riconoscere il proprio

controtransfert, e a gestirlo. Quindi, oltre l’esperienza di osservazione in sé che da i

primi elementi su come gestire un setting (cadenza regolare degli incontri, gestione

dei rapporti con la famiglia…) la parte importante del lavoro sta proprio nel “limite”

che l’osservatore ha nei confronti del suo istinto ad agire, poiché questo è lo specchio

attraverso il quale l’osservatore apprende a fare conoscenza con le ferite del suo

bambino interiore, impara a misurarle, ad esserne consapevole e via via a rimetterle

in gioco, trasformate in consapevolezza e nuove abilità come futuro terapeuta. Saper

rinunciare all’agito infatti durante questo training aiuta a disidentificarsi da sé, per

poter riconoscere il transfert di chi abbiamo di fronte nel nostro personale

controtransfert. Questo educa il futuro terapeuta a trovare con maggior abilità ed

efficacia l’empatia tra sé e il proprio cliente, ad approfondire l’empatia per trovarsi in

uno stato di holding66, stato per molti aspetti più profondo rispetto all’empatia, una

condizione in cui proprio perché ci si è riconosciuti nel proprio controtransfert si

può realmente riconoscere l’altro, ascoltarlo, aiutarlo a ritrovarsi. È importantissimo

rilevare come molte delle relazioni finali di terapeuti che abbiano condotto una

esperienza di Infant Observation riportino a chiare lettere che NON abbandonare il

proprio ruolo di osservatore senza cedere alla tentazione d’agire in qualità di

terapeuta è stato spessissimo più produttivo rispetto alle esperienze in cui

l’osservatore abbia in qualche modo agito come terapeuta all’interno della situazione.

Nel primo caso infatti, l’osservatore ha svolto le funzioni di contenitore e specchio

per le ansie, dando modo alla famiglia o alla madre di riconoscere la propria

situazione di disagio e di affrontarla responsabilmente e in prima persona.

66 Il termine è usato da Winnicott

Page 110: Esperienze in Musicoterapia Vol II

108

Definire il MUSICOTERAPEUTA

[«(…), la musicoterapia è ad un grado di sviluppo in cui questi problemi di identità

debbono essere esaminati67»]

Il musicoterapeuta: “musico”

La musica è nello stesso tempo il contenente e il contenuto della relazione

terapeutica. Questo da una valenza cardinale alla pratica musicale in musicoterapia.

Abbiamo un mezzo per dire senza dire, per lavorare sulla sofferenza delle persone e

sulla nostra sofferenza personale. Attraverso la musica possiamo rendere meno

aggressiva e angosciante la sofferenza, accedervi e trasformarla in modo dolce ed

ecologico per gli esseri umani68. Abbiamo uno strumento per rendere la riabilitazione

meno noiosa e più “produttiva”, tanto a livello fisico che a livello psicologico e

spirituale, ad esempio nei casi di paralisi cerebrale.69

Il musicista è in grado di gestire il linguaggio musicale perché lo ha provato su di sé e

ha sperimentato quel particolare tipo di ascolto empatico e di auto ascolto, imparando

a suonare nel qui e ora il suo ascolto attraverso la lettura, l’interpretazione e

l’improvvisazione.

La musica è una forma di linguaggio primitiva rispetto alla parola, è il linguaggio

base della sintonizzazione madre bambino, quando la musica è talmente dentro il

tono delle parole della madre e delle risposte del bambino che non solo è

estremamente semplice rilevare a livello acustico i rapporti intervallari nelle

vocalizzazioni dei due comunicanti, ma è anche impossibile non notare quale sia il

processo di comunicazione, che di per se stesso è portatore di senso, ma lascia il

campo molto aperto al significato, consentendo al bambino e alla madre di sentirsi

67 K. Bruscia, Definire la musicoterapia, ISMEZ, Roma 1999 68 L. Bunt, Musicoterapia, un’arte oltre le parole, ed. Kappa, Roma 69 J. Bean: “La musicoterapia ed il bambino con paralisi cerebrale: interventi direttivi e non direttivi”, in Wigram, Saperston, West, Manuale di arte e scienza della musicoterapia, 1995 OPA, 1997 ISMEZ, Roma

Page 111: Esperienze in Musicoterapia Vol II

109

liberi e a un tempo contenuti e riconosciuti nella loro relazione70, strutturandone

gradualmente i significati.

Il musicista possiede un’ottima base per poter fare da specchio all’altro: l’ascolto

musicale consapevole. Attraverso la formazione musicale ha già appreso (più o meno

consciamente) a fare da contenitore e da contenuto alle opere che esegue o

improvvisa.

Potremmo dire: «Mi ascolto e ti ascolto (partitura), mi leggo e ti leggo (partitura), mi

esprimo e ti esprimo». L’esecutore attraverso il suo ascolto fa da filtro alla musica: è

una valida metafora del ruolo musicoterapeutico.

La valigia del musicoterapeuta: quale musica si porta in terapia?

Tutti i musicoterapeuti possiedono borsoni pieni di strumentini: contengono la parte

“solida” dello strumentario del musicoterapeuta. C’è poi un bagaglio invisibile.

Appartiene alla classe di “oggetti” che al cap. 2 abbiamo chiamato “livello funzionale

teorico” del terapeuta. Si tratta del bagaglio musicale che il terapeuta è in grado di

gestire in terapia, che per grandissima parte inciderà sulla musica in divenire durante

la terapia.

Bruscia si chiede quali siano i confini della musica: «(…) è esclusivamente umana, o

comprende fonti di suono ambientali o naturali? Secondo quali criteri giudichiamo

cosa è organizzato, e cosa no? Cosa è significativo nella musica, e cosa non lo è?»71.

Tutti gli elementi non verbali che costituiscono elemento di comunicazione in terapia

vibrazione, suono, rumore e ritmo sono portatori di senso. Il significato del termine

musica per un musicoterapeuta assume necessariamente una valenza molto più

allargata rispetto all’accezione comune del termine. Un musicoterapeuta può essere

portato a pensare, paradossalmente, che tutto quanto accade in seduta possa essere

chiamato musica. Nella sua classificazione degli strumenti musicali72 Benenzon

include anche quelli ricavati dai suoni della natura e dagli strumenti musicali non-

convenzionali. Potenzialmente ogni oggetto può considerarsi strumento musicale. 70 A. Oldfield, Comunicare tramite la musica: l’equilibrio tra seguire ed iniziare, in “Manuale di Arte e scienza della musicoterapia”, 1995 OPA, 1997 ISMEZ, Roma 71 K. Bruscia, Definire la musicoterapia (1989), ISMEZ, Roma 1999 72 R. O. Benenzon, G. Wagner, V. H. de Gainza, La nuova musicoterapia, ed. Phoenix, Roma 1997

Page 112: Esperienze in Musicoterapia Vol II

110

A produzione sonora può non essere organizzata a tal punto da dar vita a quella che

nell’accezione comune viene definita musica. Spesso la musica inizia percuotendo un

pavimento, il muro o… il terapeuta stesso! L’importante quindi è saper valorizzare

una musicalità apparentemente priva di significato in modo creativo.

Si potrebbe obiettare che non sono necessarie competenze musicali specifiche per

essere musicoterapeuti in un contesto in cui la musica può non essere vera musica. La

competenza musicale approfondita da parte del terapeuta è invece una conditio sine

qua non per la pratica musicoterapica consapevole ed efficace. L’esperienza musicale

rende aperto e recettivo il musicoterapeuta poiché lo allena all’ascolto consapevole in

terapia in maniera graduale ed ecologica, come più volte sottolineato in precedenza.

Si può affermare quindi che per un terapeuta è fondamentale essere consapevole di

quale musica sia in grado di portare in terapia, conscio del fatto che lui per primo è in

costante divenire come musicista e terapeuta, quindi può sempre migliorarsi.

Il repertorio sul quale il musicista si è formato, e quello “classico” per il proprio

strumento in particolare, è un bagaglio irrinunciabile: fornisce la tecnica vera e

propria, allena all’ascolto, garantisce quindi una buona autonomia allo strumento e

quindi sicurezza nell’espressione al terapeuta.

La musica di un terapeuta non si ferma al suo repertorio base: sapere improvvisare o

“citare” al proprio strumento è fondamentale, in quanto musicista, e in quanto

terapeuta. L’improvvisazione deve essere centrata sul cliente, calibrata su di lui, sui

suoi personali bisogni.

È importante rilevare che la capacità improvvisativa, dote tra le più spendibili di un

musicoterapeuta, può rivelarsi un’arma a doppio taglio. Il musico presente in ogni

musicoterapeuta, seppure portatore di una capacità empatica eccellente, corre il

rischio di «estraniarsi» attraverso la sua musica: d’improvvisare cioè non badando ai

bisogni del cliente ma a ciò che in quel momento gli piace, o a ciò che è specchio

solo del suo auto ascolto in terapia, non dell’ascolto del “sistema” relazione. È un po’

come interpretare una partitura senza tener conto delle volontà e dell’autore. Dare una

interpretazione troppo personalistica ed “ego-centrata” è segno di chiusura

all’ascolto. La terapia quindi può non avere luogo, in questo caso.

Page 113: Esperienze in Musicoterapia Vol II

111

Saper improvvisare in modo eccellente può essere una barriera. La musica del

terapeuta a quel punto non sarà più segno tangibile d’interesse e partecipazione, sarà

solamente musica che autogratifica il terapeuta.

D’altro canto è vero che una bella musica secondo l’accezione comune del termine

può essere di grande aiuto in terapia, in quanto agente facilitatore nel contesto della

seduta per la creazione di un clima di gioia e di piacere tali da spingere il cliente ad

aprirsi.

Non basta. Una bella musica non è curativa di per sé. In questo caso il mestiere di

musicoterapeuta non avrebbe ragione d’essere. I concerti o i Compact Disc di musica

che amiamo fornirebbero da soli il principio attivo che fa da motore al cambiamento.

Di fatto la presenza del musicoterapeuta sarebbe inutile. Giulia Cremaschi sostiene

che sapere improvvisare brani esteticamente belli, sullo stile dei grandi compositori

dell’età classica (Mozart, Beethoven…), renda il processo terapeutico più gradevole

ed efficace. «(…) nel mondo di sofferenza del bambino la musicoterapia introduce la

bellezza: l’estetica, l’attenzione al bello fanno il loro ingresso… (…) Il terapeuta

adulto, per convincere il bambino ad aprirsi alla vita, gli offre ciò che di meglio

conosce: la bellezza dell’arte»73. La presenza di un terapeuta che improvvisa

ricalcando gli stati d’animo del suo cliente, ascoltandoli e riproducendoli nella

musica invece è il vero PRINCIPIO ATTIVO dell’improvvisazione musicale

esteticamente bella. Il cliente è una partitura da leggere, interpretare ed eseguire. È lui

a fornire il punto di partenza, il senso dell’improvvisazione, il terapeuta ascoltandolo

gli offre un contesto d’opportunità all’interno del quale aprirsi, nella gioia della

bellezza.

In una seduta di musicoterapia non sempre (quasi mai…) si può ricorrere

all’improvvisazione basata su brani classici noti o “in stile classico”. Spesso

improvvisare significa improvvisare a due: la parola è sostituita dagli strumenti che

cliente e terapeuta stanno suonando. S’instaura un vero e proprio dialogo attraverso

l’ascolto empatico che il terapeuta assicura al suo cliente. Gaggero a questo proposito

dice: «Spesso il fornire ai clienti la possibilità d’esprimersi creativamente ha ricadute

73 M. Scardovelli, Musica e trasformazione, 1999, Borla, Roma

Page 114: Esperienze in Musicoterapia Vol II

112

terapeutiche o riabilitative positive anche su quegli aspetti comportamentali o

sintomatologici più direttamente legati alla loro patologia (…) ogni espressione

musicale, a prescindere dalla sua qualità “tecnica” ed “estetico-formale”, costituisce

una testimonianza piena ed integrale di dignità umana (…)»74. Uno spettatore che

assista a una seduta di musicoterapia spesso può trovarsi spiazzato, pensando di udire

un rumore disorganizzato e afinalistico.

La cosa importante della musica in terapia è che sia “clinica”, come dicono Nordoff

e Robbins75. Ciò che rende clinica la musica è dato proprio dalla presenza autentica

del musicoterapeuta e dalla sua capacità di testimoniare la sua presenza attraverso il

suo ascolto. La musica diviene clinica, quando quello che il terapeuta ha da offrire è

un suono che ritrae il cliente, lo mette al centro del discorso e tramite il suo ascolto e

la musica che ne scaturisce, sia essa organizzata o meno, sa dire: «Sono qui per te, mi

sforzo di comprenderti, sono interessato a quel che hai da dire e alla tua ricerca di

cambiamenti positivi nella tua vita.»

È fondamentale poter offrire una musica esteticamente bella, frutto di un bagaglio

musicale classico che prepara e allena il terapeuta. È importante essere consci della

musica che si è in grado di portare in terapia, dell’immagine musicale che si offre di

sé. Ma è fondamentale che questa musica sia soprattutto il risultato di un vero

incontro umano tra cliente e terapeuta. Senza questo la terapia non può aver luogo

nemmeno se il terapeuta stesse improvvisando la più grande musica di tutti i tempi.

La musica veramente terapeutica è quella prodotta dal terapeuta che accetta

d’incontrarsi nell’autenticità con il suo cliente.

Il musicoterapeuta: Terapeuta

Come abbiamo visto al capitolo 2.1, la scelta di fare il terapeuta è spesso dettata da

una serie di concause: vocazione personale, propensione a mettersi a disposizione

degli altri, traumi vissuti che spingono la persona a un cammino di analisi che lo

porta a scegliere di svolgere il ruolo di facilitatore in una relazione d’aiuto. 74 G. Gaggero, Esperienza musicale e musicoterapia, 2003, Mimesis, Milano 75 K. Bruscia, Modelli d’improvvisazione in musicoterapia (1987), ISMEZ, Roma 2001

Page 115: Esperienze in Musicoterapia Vol II

113

Si potrebbe quasi affermare che un musicoterapeuta nasca con la predisposizione a

fare questo mestiere, ma che scelga veramente di mettersi in gioco in una relazione

d’aiuto anche in base alla riflessione sulla sua storia personale. Quindi “si nasce”

musicoterapeuti, ma “si diventa” musicoterapeuti.

Un terapeuta, prima di tutto, è un attento e consapevole ascoltatore/osservatore,

qualcuno che fa da specchio al proprio cliente consentendo a quest’ultimo di trovarsi

ed esplorare risposte nuove alle sue vecchie domande di crescita personale.

Abbiamo stabilito al cap. 2 quali siano i ruoli e le funzioni del terapeuta, questo però

senza leggerli in funzione dell’entrata nel ruolo di musicoterapeuta.

Il principio attivo della terapia sta nella relazione umana che scaturisce dal rapporto

terapeuta/cliente. È proprio in funzione di questa che la struttura della terapia, fondata

sulla capacità d’osservazione/ascolto e auto-osservazione/auto-ascolto del terapeuta

può avere luogo, dando inizio al processo terapeutico. In questo processo ha

fondamentale importanza la capacità del terapeuta di fornire un contenitore alla

relazione, fatto questo che avviene in primo luogo addestrandosi all’ascolto partecipe.

La capacità d’ascolto empatico nei confronti del cliente è fondamentale ai fini della

buona riuscita della terapia e del ruolo.

Nel musicoterapeuta l’accesso a una caratteristica di ruolo importante come la

capacità d’ascolto empatico ha già avuto un suo allenamento parallelo nella

formazione musicale, dalla quale il musicoterapeuta può attingere a piene mani.

In seduta, l’enorme differenza tra terapia e musicoterapia è il linguaggio utilizzato per

la comunicazione: la musica. In seduta la parte solista va alla musica, e tutto si

risolve lì, senza parole. Senza attribuzione apparente di significato agli avvenimenti

clou della seduta. È vero che non è vietato parlare. È altrettanto vero che la parola

durante una seduta è un suono. Il terapeuta stesso spessissimo descrive cantando le

azioni compiute dal cliente, dando così un messaggio: la parola non è necessaria, il

punto nodale dell’incontro sta nella capacità d’esprimersi creativamente tramite la

musica. Questo per poter dire: sono qui, ti ascolto, ti accolgo, sono partecipe.

Page 116: Esperienze in Musicoterapia Vol II

114

IL MUSICOTERAPEUTA

Musicoterapia è una parola composta dalle parole “musica” e “terapia”, che

potremmo definire “papà” e “mamma” di questa disciplina. In qualità figlia, essa

porterà in sé i caratteri genetici del padre e della madre; questi ultimi, “miscelati”

debitamente daranno origine ad un organismo nuovo. Pur somigliando a mamma e

papà quest’organismo sarà un essere unico, dotato di peculiarità assolute rispetto ai

genitori. Il musicoterapeuta ha in sé tanto le professionalità del musicista, quanto

quelle del terapeuta. La formazione personale di un musicoterapeuta prevede che ci

sia una massa di dati da assimilare e far propri. Bisognerebbe col tempo incarnare

quei dati: farsi voce consapevole e spontanea di valori e di tecniche, confrontarli con

le proprie premesse epistemologiche di partenza, integrare le due cose e negoziare col

terapeuta in divenire che è in noi.

Ciascuno ha i suoi tempi. Al momento la strada più ecologica consiste nello stabilire

una cornice di lavoro comune a tutti i musicoterapeuti.

Tra le competenze comuni io metterei la capacità di definire il ruolo e le funzioni di

musicoterapeuta, e la capacità di negoziare con il livello funzionale teorico e pratico

man mano che la professione porta ad affrontare diverse “utenze” e differenti contesti

di lavoro.

«La sfida di una vera formazione è quella di liberare le forze evolutive presenti in

ogni contesto, a partire dal contesto del proprio mondo interno». (Scardovelli)76

La principale forza evolutiva da liberare in un percorso di formazione è spessissimo

la più dura e difficile da liberare. Si tratta della consapevolezza. Implica che per

primo l’allievo si renda disponibile affinché ciò avvenga, e questa disponibilità non è

sempre da dare per scontata.

Riconoscere la propria soggettività, con tutto ciò che di positivo e negativo essa porta

con sé, è la parte preponderante del lavoro di formazione. È fondamentale prendere

coscienza di sé stessi come persone, delle proprie motivazioni a scegliere il lavoro di

76 Mauro Scardovelli, Formazione e PNL umanistica, www.pnlumanistica.it/pnl

Page 117: Esperienze in Musicoterapia Vol II

115

musicoterapeuta, andare “a caccia” dei propri limiti e metterli in gioco per accedere a

una migliore conoscenza di se stessi.

Quali sono gli attributi a livello funzionale teorico e pratico del musicoterapeuta?

Ricorro qui ad un passo di Bunt e Hoskyns 77 che mi sembra illuminante:

Competenze artistico-musicali

♫ Una sviluppata capacità di attenzione al più piccolo dettaglio;

♫ Un approccio al lavoro altamente disciplinato;

♫ Essere in grado di ascoltare gli altri; per esempio nella musica da camera e con

piccoli organici senza nessuno che svolga la funzione di direttore, in cui ci si

sintonizza in base a modalità partecipative intuitive, comunicando all’interno

di un delicato equilibrio nel quale si integrano il condurre e l’essere condotti;

♫ La precisa consapevolezza di importanti parametri musicali quali tempo e

fraseggio;

♫ La capacità d’integrazione artistica e di assumersi rischi in modo immaginativo

e creativo.

Competenze personali

♫ La capacità di empatizzare con persone di ogni età e con una ampia gamma di

bisogni;

♫ Tolleranza, specialmente in relazione a punti delicati quali razza e sessualità;

♫ Pazienza;

♫ Essere “aperti” e possedere una attitudine ad un pensare interlocutorio;

♫ Gentilezza ed energia

♫ Flessibilità ed adattabilità

♫ Senso dell’umorismo

♫ Equilibrio emotivo.

77 L. Bunt et S. Hoskyns, the Handbook of Music Therapy, Brunner. Routledge, Hove, 2002

Page 118: Esperienze in Musicoterapia Vol II

116

Questo “decalogo” degli attributi di ruolo di un musicoterapeuta può essere

considerato super partes. Può fungere da base nella ricerca sul ruolo terapeutico in

musicoterapia. Ottimismo, responsabilità dell’ingresso del ruolo, disciplina, adultità,

capacità di mantenere la giusta distanza, capacità d’auto ascoltarsi, sono attributi che

in questo schema vengono nominati e sintetizzati, presi a prestito dalla psicoterapia

ma modulati, resi musicali e fruibili da molti, se non da tutti, i musicoterapeuti. Qui

sono definiti il livello del ruolo e quello della funzione teorica e pratica per un

musicoterapeuta.

L’attenzione al dettaglio: il vestito, i gesti, lo sguardo del cliente che fa il suo

ingresso in seduta, l’attenzione al tono delle sue risposte, siano esse musicali o

verbali hanno enorme importanza per valutare quale tipo di risposta dare al cliente,

momento per momento.

L’essere musicista ha già abituato il musicoterapeuta ad essere disciplinato, almeno

per ciò che concerne i musicisti che hanno una preparazione accademica o comunque

“specializzata”: per loro l’attenzione al piccolo dettaglio agogico o di fraseggio hanno

grande rilevanza. Saper suonare in quartetto implica non solo grande capacità

d’ascolto dei propri compagni, ma anche grande capacità d’auto disciplina.

Ascolto e autoascolto sono doti che permettono al musicoterapeuta di riuscire a “stare

nella percezione” e lasciare che sia la “percezione” ad agire in terapia. Il

musicoterapeuta diventa una sorta d’antenna che riceve e trasmette rimanendo in

equilibrio tra fare e non fare: quante volte capita che al termine di una seduta il

terapeuta si chieda: «Ho suonato troppo? Ho suonato troppo poco? Ero presente?

Oppure… ero invadente?». Riuscire ad essere buoni ascoltatori di sé stessi e del

proprio cliente consente di mediare in tempo reale tra se e il cliente, tra il polo del

fare, inteso come suonare, spronare, rischiando di opprimere il cliente, e il polo del

non fare, inteso come lasciare troppa libertà al cliente, che rischierebbe di sentirsi non

contenuto a sufficienza.

Essere “aperti” e possedere una attitudine ad un pensare interlocutorio include in se

anche la capacità d’essere costantemente in bilico ed in grado di mediare. Spesso si

Page 119: Esperienze in Musicoterapia Vol II

117

sente parlare d’attitudine “direttiva” o “non direttiva” del terapeuta e di conseguenza

di “direttività” o “non direttività” in terapia. La questione in sé è spinosissima: in

effetti c’è un’enorme differenza tra le due “funzioni pratiche” di un terapeuta, non è il

caso di provare a dirimere la controversia in questa sede. Al di là della

predisposizione naturale di ogni singolo musicoterapeuta verso l’uno o l’altro polo, è

interessante sottolineare che tramite l’ascolto, il “pensare interlocutorio”, si può

entrare in uno stato di consapevolezza tale, in seduta, da essere in grado di modulare

la propria capacità direttiva (o non direttiva) su ciascun cliente, e a seconda della

situazione che si viene a presentare in terapia. Si può essere in grado di mediare in

maniera costante.

Matching, pacing, leading

Matching, pacing e leading sono tre termini che indicano le varie fasi di un percorso

di terapia. Questi momenti possono segnare lo sviluppo di un intero percorso di

terapia, oppure li possiamo ritrovare contemporaneamente presenti nell’arco di

ciascuna seduta. Questi tre stadi del percorso di terapia dipendono dalla capacità del

terapeuta di essere davvero presente in terapia, e ovviamente dalla sua esperienza.

♪ Matching: il musicoterapeuta ascolta e “studia” il cliente per accordarsi con lui

e creare empatia, facendolo sentire accettato e ascoltato nel profondo; una volta

stabilito il primo contatto, il terapeuta attua il

♪ Pacing, cioè sta al passo col cliente, ricalcandone le modalità espressive. In

questa fase il terapeuta crea la “base sicura” che permette al cliente di sentirsi

sicuro di sé e del rapporto con il terapeuta tanto da poter recuperare energie

necessarie per ricominciare a “esplorare” se stesso e il mondo circostante.

♪ Nella fase di Leading (condurre), il terapeuta propone alternative al di fuori

dell'esperienza del cliente; da qui inizia il percorso che fa scoprire al cliente le

sue risorse.

Il musicoterapeuta testimonia la sua presenza in terapia grazie alla qualità del suo

ascolto, che nelle fasi di Matching Pacing e Leading svolge un ruolo differente.

Page 120: Esperienze in Musicoterapia Vol II

118

Attraverso la restituzione in musica della sua capacità d’ascolto è in grado di dire al

cliente «Ci sono, comprendo, m’interessa78».

La fase di Matching e quella di Pacing contribuiscono in maniera determinante alla

creazione del rapport, «un’intensa relazione di fiducia, ovvero una relazione empatica

costruita mediante il ricalco del mondo interno del bambino»79. Quello su cui vorrei

soffermarmi è il ruolo dell’ascolto nella fase di rapport (matching e pacing) e in

seguito in quella di leading. La relazione empatica deriva direttamente dal ricalco del

mondo interno del bambino (del cliente). Il terapeuta dovrà prestare grande

attenzione a mille parametri che possono essere considerati spia di quanto accade nel

mondo interno del cliente, ad esempio: respiro, frequenza cardiaca, tono muscolare,

colore della pelle, postura, posizione della testa, direzione dello sguardo,

abbigliamento, posizione nello spazio, strumenti scelti (o non), modo di suonarli (o

non).

Questi parametri possono effettivamente fornire una bussola in tempo reale rispetto

allo stato del cliente in terapia, e il terapeuta, una volta rilevato tutto l’insieme di dati

che ha visivamente e acusticamente a sua disposizione deve ricalcarli.

Ricalcare non significa ricopiare. Se il terapeuta assume in toto come fossero suoi la

frequenza respiratoria, la postura etc… del cliente si sta limitando a farne una copia

più o meno esatta, che nel migliore dei casi metterà a disagio il cliente, poiché sarà

una copia superficiale. Rappresenterà solo l’interpretazione e la lettura del terapeuta

rispetto alla produzione del cliente. Il vero ricalco da parte del terapeuta sa di essere

la risultante dell’incontro tra musicisti che improvvisano e si stanno sintonizzando. Si

tratta di andare alla ricerca di una “accordatura ben temperata” che dia al cliente lo

spazio per esprimersi e la percezione di sentirsi accolto per ciò che veramente è e

permetta al terapeuta, nella giusta distanza di fare da specchio al cliente,

restituendogli particolari della sua produzione musicale i quali saranno però

inevitabilmente frutto dell’ascolto del terapeuta, unico e irripetibile. Insomma, il vero

ricalco non può esistere se il terapeuta non accetta d’esserne parte e di essere uno

78 G. Gaggero, Esperienza musicale e musicoterapia, Mimesis, Milano 2003 79 M. Scardovelli, Musica e trasformazione, Borla, Roma, 1999

Page 121: Esperienze in Musicoterapia Vol II

119

specchio che inevitabilmente potrà riflettere solo alcuni particolari dell’immagine

propostagli. In effetti, come detto al cap. 1, solo Schubert potrebbe eseguire la sua

“Wandererfantasie”: è l’unico che ne conosce il senso ed è in grado di leggerne il

significato profondo. L’esecutore fornirà una interpretazione, una restituzione del

brano. Allo stesso modo, il cliente è l’unico portatore del vero senso e del vero

significato del suo discorso in musica, il terapeuta ne può fornire una restituzione

accuratissima, ma sa che attraverso il suo ascolto passerà anche qualche cosa di sé.

Per quanto riguarda la fase di leading, quella durante la quale il musicoterapeuta

inizia ad arricchire il quadro costruito fino a quel momento, è utile riportare una

considerazione di S. Rosen a proposito dei racconti che usava con i clienti dei quali si

occupava, in qualità di psicoterapeuta: «…la mia scelta dei racconti non era

determinata da alcun preconcetto, (…) è importante anche sottolineare che questo

processo avveniva nel contesto di una buona relazione terapeutica. I clienti

enucleavano le parti del racconto che si riferivano al loro caso. Non erano

necessariamente quelle parti che io pensavo avrebbero scelto. Ma erano d’aiuto.»80.

Durante la fase di leading il terapeuta propone alternative al di fuori dell'esperienza

del cliente, nel tentativo di far scoprire al cliente le sue potenzialità di cambiamento.

Il cliente nel rispondere al terapeuta si avvarrà della sua capacità d’ascolto, delle sue

esperienze, e non è detto che risponda al terapeuta come questi si aspetta che

avvenga. Ancora una volta sta alla capacità d’ascolto del terapeuta creare la

necessaria mediazione che consenta di calibrarsi sulle risposte musicali del cliente e

continuare insieme a lui a scoprire territori nuovi.

Già, anche il corpo… SUONA!

Questo paragrafo non è dedicato ad illustrare le tecniche di percussione del corpo,

che pure sono un validissimo modo di fare musica attraverso la propria corporeità e

possono essere un valido strumento.

Ci sono elementi presenti in un incontro di musicoterapia che a prima vista possono

apparire marginali perché dati per scontati, non essere considerati elemento musicale. 80 M. Erickson, La mia voce ti accompagnerà (1982), i racconti didattici di Milton Erickson a cura di Sidney Rosen, Astrolabio, Roma, 1983

Page 122: Esperienze in Musicoterapia Vol II

120

In realtà questi elementi sono musicali “in prima persona” o facilitano la

comunicazione musicale tra musicoterapeuta e cliente: respiro, voce e alla gestualità

intesa in senso globale.

La presenza del terapeuta in seduta è innanzitutto una presenza musicale, come

abbiamo visto: il terapeuta offre la musica come strumento di relazione,

comunicazione e quindi di terapia. La presenza fisica e corporea del terapeuta è

naturalmente musicale, ed è bene esserne coscienti. Il corpo umano è il primo

“strumentone”che si porta in terapia, attraverso il suo stare in terapia, ma soprattutto

attraverso la musicalità del respiro e della voce.

Molti clienti si rivelano in grado di cogliere tutti i segnali che provengono dal

musicoterapeuta, anche se piccoli e apparentemente insignificanti. Uno dei parametri

cui il cliente è spesso intuitivamente più sensibile è la respirazione.

La base musicale della presenza del corpo del musicoterapeuta in terapia è il suo

respiro. La sua regolarità, rilassatezza, distensione, sono dati che forniscono un

indicatore della congruenza del terapeuta durante la seduta. Bastano pochi attimi per

modificare questi parametri in modo da facilitare o complicare la comunicazione.

A ben guardare gli stessi brani musicali respirano: il respiro della musica segna lo

svolgersi della narrazione. L’esecutore partecipa di questo “respiro” anche

fisicamente, accompagnandolo ricalcandolo con la sua respirazione. Questo processo

dà freschezza e autenticità alla musica; rafforza nell’ascoltatore l’impressione di

congruenza del musicista, dà all’esecutore la sensazione di una presenza “profonda”

nella musica che suona.

Allo stesso modo il musicoterapeuta nel percepire il suo respiro avrà indicazioni utili

per sapere come sta, e potrà rintracciare anche eventuali blocchi energetici che gli

impediscono un ascolto consapevole del suo cliente.

La respirazione “monitorata” in modo costante favorisce la musicalità del terapeuta e

l’autenticità della sua presenza verso il cliente, poiché è una forma di comunicazione

molto primitiva, filogeneticamente e ontogeneticamente parlando.

Inoltre, sapere come si sta respirando permette di essere autentici nel parlare e nel

cantare. Il tono di voce sarà specchio fedele del senso dei messaggi, musicali o

Page 123: Esperienze in Musicoterapia Vol II

121

verbali che essi siano. La naturalezza e congruenza della voce in terapia sono

importantissime, sono una garanzia d’ascolto per il cliente.

Monitorare il respiro non significa controllarlo o “dirigerlo”, correndo l’ovvio rischio

di alterare la presenza in terapia tramite un ritmo artefatto. Monitorare il respiro

significa prenderne atto, lasciare che la percezione guidi il modo di stare in terapia,

accettandolo, prendendo atto anche di blocchi, difficoltà. Questo allo scopo di essere

strumento musicoterapico autentico per il cliente.

La voce è lo strumento di comunicazione più potente e diretto tra terapeuta e cliente,

poiché è in grado di scatenare ricordi anche molto primitivi della persona, poiché è il

segno più autentico della presenza del musicoterapeuta in seduta, proprio perché

“figlia” del respiro.

Page 124: Esperienze in Musicoterapia Vol II

122

CONCLUSIONI

La ricerca dei cardini fondanti il ruolo del musicoterapeuta permette di fissare un

sistema di assi cartesiani entro i quali muoversi nel proprio lavoro. Attraverso questi

assi cartesiani un musicoterapeuta può sviluppare la sua ricerca e la sua professione a

trecentosessanta gradi.

L’ascolto consapevole si è rivelato filo d’Arianna attraverso il quale si è dipanata la

ricerca dei possibili fondamenti del ruolo terapeutico. Esso rende possibile

l’individuazione del livello filosofico, del livello strutturale e del livello processuale

del ruolo del musicoterapeuta, indipendentemente dalle scuole di pensiero. Permette

l’approccio a queste ultime nel rispetto profondo di ciascuna, mette le varie scuole in

dialogo, con l’obiettivo di aprire un confronto fruttuoso che tenga conto di

somiglianze e differenze tra vari “mondi” da parte del musicoterapeuta, il quale avrà

modo di indagare costantemente sulle tecniche, in base alle premesse

epistemologiche di ciascun filone senza correre il rischio di compiere sofisticazioni o

eccessive semplificazioni.

Marianella Sclavi propone “Le sette regole dell’arte di ascoltare”. Queste regole

pongono l’accento sull’importanza di non interpretare l’interlocutore, evitando

d’arrivare a conclusioni, a tutti gli effetti non determinanti. È importante saper

relativizzare il proprio punto di vista, vederlo, percepirlo, poiché esso è un filtro nei

confronti della realtà: la disidentificazione ha quindi un’enorme importanza per poter

percepire quali siano i filtri personali, le premesse epistemologiche. Disidentificarsi

significa anche assumere temporaneamente altri filtri, altri sistemi di premesse

nell’approccio alla realtà: parliamo di empatia, di capire il punto di vista degli altri.

Un ruolo importantissimo nell’ascolto è affidato alle emozioni, che «Non ti

informano su cosa vedi, ma su come guardi», quindi forniscono informazioni sul

modo d’ascoltare, sui filtri che ciascuno applica alla relazione. I segnali “marginali e

irritanti, perché incongruenti con le proprie certezze” che provengono dall’ascolto

fanno da bussola ad un buon ascoltatore. Questi sono elementi che aiutano

moltissimo nell’incontro con l’Altro, perché ci mettono in discussione. Attraverso

Page 125: Esperienze in Musicoterapia Vol II

123

l’esercizio dell’ascolto così come viene proposto da Sclavi si può apprendere a

gestire in maniera ecologica il conflitto e i dissensi, essere più ricettivi ed equilibrati,

più centrati nella relazione e in grado di vedere il lato umoristico e positivo di ogni

incontro.

Queste sette regole sono riassuntive: l’ascolto aiuta la mediazione, l’analisi dei

problemi. Aiuta a disidentificarsi da sé per poter riconoscere l’Altro da sé di cui

ciascuno è naturalmente portatore, consente di mettere in dialogo le parti, un dialogo

senza pregiudizi. Potremmo assimilare questo dialogo alla forma musicale della fuga:

un tema che viene raccolto ed elaborato dalle varie parti (o voci), in un’architettura

complessa, in cui nessuna voce viene tralasciata e tutti gli elementi della costruzione

musicali sono di volta in volta messi in luce dalle varie parti.

Si crea un dialogo, un confronto, che non vuole cercare risposte definitive, che non si

propone di elaborare dogmi, ma media continuamente fra le varie parti, fra le voci.

Gli “ossimori”: “arte/scienza”, “genio/regolatezza”, “oggettività/soggettività” sono

continuamente analizzati, composti e scomposti armonicamente, alla ricerca di volta

in volta di una soluzione ecologica per la diade “cliente/musicoterapeuta”.

Page 126: Esperienze in Musicoterapia Vol II

124

Page 127: Esperienze in Musicoterapia Vol II

125

VARIAZIONE

di Sergio Gonzo

Il titolo di questo articolo può sembrare un’etichetta presa a prestito dalla forma

musicale anonima. In effetti, le analogie non mancano tra la forma variazione e lo

svilupparsi del processo musicoterapeutico. Con l’aiuto di immagini raccolte a

dimostrazione dell’esperienza, ho osservato che in alcuni casi i cambiamenti e i

risultati terapeutici più significativi sono avvenuti in concomitanza di un evento che si

discosta dal ripetitivo, regolare svolgersi delle sedute. Se dovessimo elencare alcuni

dei sinonimi del termine variazione (eccone di seguito alcuni: diversità, differenza,

cambiamento, trasformazione, modificazione, mutamento, ecc.), ci accorgeremmo che

ognuno di loro deve soddisfare, per trovare giustificazione d’impiego, alcune

domande. Formuliamone alcune:

• Tra chi?

• Tra che cosa?

• Da che cosa?

• Da chi?...

…e ancora

• Quando è successo?

• Cosa è successo?

• E prima com’era?

Anche se può sembrare un esercizio scontato e inutile pensare a ciò che ci si può

chiedere leggendo queste parole, lo propongo per riflettere su alcuni aspetti

fondamentali contenuti nella parola variazione, conseguenti uno all’altro.

Innanzitutto si intende interessato dalla trasformazione qualcosa di conosciuto, e la

conoscenza necessità di un processo di apprendimento; il secondo aspetto riguarda il

Page 128: Esperienze in Musicoterapia Vol II

126

chi o il che cosa varia. In entrambi i casi ci si aspetta di vedere il soggetto/oggetto in

questione modificato rispetto alla condizione di partenza; pensiamo poi al tempo e più

precisamente al trascorrere del tempo. Parlando di variazione, si pensa ad un prima

un durante ed un poi dove il soggetto/oggetto si collocherà.

Tenendo in considerazione questi tre punti vorrei, attraverso la descrizione di

alcune variazioni/modifiche introdotte appositamente come scelta operativa o

avvenute spontaneamente all’interno del setting, segnalare i cambiamenti e

l’evoluzione di una relazione terapeutica. Il caso si riferisce a N.F. un bambino….

Dopo una sintetica esposizione passeremo ad analizzarne le valenze terapeutiche.

a) Variazioni Volute

Modifiche allo strumentario: dopo un inizio di percorso in presenza di strumentini

la maggior parte degli stimoli sonori e il materiale sonoro utilizzato furono il tamburo

e il flauto . Fu introdotto alla quarta seduta il lettore Cd. Le canzoni ascoltate sono

tratte dalla raccolta di musiche dello “Zecchino d’Oro”. Il loro utilizzo era una risorsa

sicuramente da utilizzare ma si decise di introdurla dopo le prime sedute di

osservazione per verificare innanzitutto le risposte ad altri stimoli sonori di N.F. Ciò

contribuì a rafforzare il rapporto tra musicoterapeuta e N.F. visto il particolare

attaccamento di N.F. a queste canzoni. Si poté sfruttare la loro funzione di base

conosciuta per progredire nella terapia. Nell’ottavo incontro si introdusse una piccola

tastiera elettronica, uno strumento facile da far suonare che non abbisogna di una

particolare specializzazione e di capacità di esecuzione. Si introdusse verso la fine del

percorso per provocare un distinto cambiamento di rotta alla terapia e aprire nuove

finestre di dialogo. In vista, inoltre, della conclusione delle dieci sedute, si pensò di

non “adagiarsi su attività sicure e “appuntamenti fissi”, lasciare insomma delle vie

nuove da percorrere nel futuro.

Spostamento degli oggetti all’interno del setting: l’accoglienza di N.F. nella stanza

seguiva un rito ormai consolidato: il canto della hello song, lo spostamento di N.F.

verso la libreria e la conseguente sonorizzazione della storia. Dal settimo incontro la

libreria ospiterà solo gli strumentini e i libretti saranno in disparte pronti per essere

Page 129: Esperienze in Musicoterapia Vol II

127

usati in caso di necessità. Come vedremo, questa modifica sostanziale delle abitudini

instauratesi finora causerà una diminuzione brusca dei tempi di attenzione e un

mutamento del rapporto, valutato però positivamente perché supportato da una

continuità di presenza e di proposte educativo-terapeutiche coerenti con la scelta di

variazione.

b) Variazioni Spontanee

Modalità di condurre le sedute: nei dieci incontri il musicoterapeuta passa da un

atteggiamento di tipo stimolo / attesa di risposta, ad una conduzione prima attenta e

in qualche modo rigida e legata al protocollo, per maturare poi in un dialogo sonoro:

anche il musicoterapeuta cresce con il paziente.

Uso del linguaggio verbale: da una scelta iniziale di non usare il linguaggio

verbale, si passò ad una libera introduzione dello stesso. Fu sicuramente, oltre al

dialogo attraverso il canto, una risorsa ulteriore per il consolidamento della relazione

terapeutica.

Comparsa di momenti di silenzio: nel tempo la relazione si consolidò anche

modificando i tempi di risposta del musicoterapeuta che lasciò più spazio ai silenzi: la

sospensione crea aspettativa e curiosità e allo stesso tempo permette l’elaborazione di

risposte.

c) Esiti

Approfondendo il significato che possono assumere le variazioni, le modifiche

apportate alla condotta, al setting, all’interno di una seduta musicoterapeutica, ci si

trova davanti ad una generale condivisione di senso, anche se, come visto nei capitoli

precedenti, la terminologia varia a seconda dell’orientamento metodologico.

Si riconosce infatti nella variazione la spinta necessaria alla crescita, all’apertura

verso il nuovo e lo sconosciuto. Ma essa, a scopo terapeutico, esiste e si manifesta su

una base sicura, una piattaforma di significato condiviso che deve essere

metabolizzata.

Page 130: Esperienze in Musicoterapia Vol II

128

Solo così si potranno accettare i capricci, le arrabbiature, le risposte aggressive al

cambiamento, poiché il paziente che affronta una crisi, troverà alla fine del salto la

morbida accoglienza di un luogo conosciuto e sicuro. Benenzon descrive così il

bisogno di sicurezza nei casi di disabilità mentale: “ …per sentirsi meglio inseriti in

un mondo troppo vasto per loro, si circondano di oggetti magici o adottano

movimenti automatici o ripetuti che sono meccanismi di difesa (…) la musica vissuta

può creare una cornice rassicurante, che invece di mantenere in vita gli stereotipi, sia

in grado di far diminuire i meccanismi di difesa (…) E’ meglio provare a utilizzare il

suo bisogno di ripetere, di riconoscere. (…) la ripetizione non è affatto la monotonia,

ma rappresenta la scoperta e la comprensione di un messaggio.”81 E se acquisita la

fiducia da parte del paziente attraverso il dialogo sonoro, e in particolare nella fase di

leading, il musicoterapeuta introdurrà naturalmente delle novità, delle piccole

deviazioni dalla regolare e ripetuta abitudinarietà. Allargherà o restringerà i confini

della relazione passando per la strada dell’imitazione. Anche Stern insiste sulla

qualità inesatta del processo imitativo. “Inesatta non vuol dire distorta; il leggero

scarto rispetto all’originale costituisce un impulso sia per i processi mentali di

comparazione che, soprattutto, per quelli creativi.”82

Non è tuttavia così semplice progredire in una terapia, non basta cioè imitare

introducendo delle variazioni per ottenere dei risultati. Essi si otterranno quando il

musicoterapeuta attuerà la relazione empatica, come già esplicitato in questa tesi.

Solo attraverso l’ascolto, il rispecchiamento empatico “…il musicoterapeuta verrebbe

così a svolgere una funzione di framing (mettere una cornice) o di organizzazione dei

comportamenti espressivi spontanei del bambino che, in tal modo, grazie alla

ripetizione del contesto (sistematicità nella conduzione delle sedute), acquisterebbe

prevedibilità e significato relazionale (…) la funzione di framing comporta pertanto

l’avvio di una comunicazione felice tra i due partner e la progressiva costituzione di

una base sicura (…) l’evidenza della base sicura è costituita dalla ricomparsa del

81 R. Benenzon, op. cit., p. 159 82 in Postacchini, op. cit., p. 108

Page 131: Esperienze in Musicoterapia Vol II

129

comportamento esplorativo.”83 Compare quindi il termine di base sicura, sulla quale

sarà possibile far intervenire le modifiche, le variazioni. In termini piagetiani, si tratta

per il terapeuta di accomodare i propri schemi fino ad assimilare quelli dell’altro. In

termini della teoria dell’attaccamento, si tratta di fornire molti elementi di familiarità,

prima di introdurre elementi di novità. La familiarità è idonea a produrre sensazioni di

sicurezza, la novità fornisce il naturale alimento della curiosità e quindi del

mantenimento dell’attenzione che si esplicita in un comportamento esplorativo. Se

l’imitazione e la ripetizione danno sicurezza, possiamo spiegare ulteriormente perché

si è deciso di intervenire con N.F. sul ritmo corporeo e il ricalco dei suoi movimenti.

Se infatti il ritmo costituisce un mezzo per stabilire una comunicazione, “non si vede

perché non si debba tentare di utilizzare questa possibilità per far comunicare il

bambino con l’ambiente esterno e ricercare una educazione attraverso il ritmo (…) la

cosa migliore è di cominciare con un ritmo il cui tempo coincida con quello del

movimento spontaneo (…) questa sincronizzazione permette anche di variare poco

alla volta il tempo e di ottenere una sua accelerazione o un suo rallentamento (…) si

utilizza quindi l’eccitamento prodotto dal ritmo cercando di sviluppare il controllo e

l’inibizione…”84. Nel caso però dell’introduzione del lettore Cd e delle canzoni

conosciute dello Zecchino d’Oro, fu la forte emozione suscitata dalla variazione del

setting a permettere un azione ritmica e di dialogo sonoro. D’altra parte “…ogni

apprendimento effettuato in una situazione fortemente emotiva non può essere

dimenticato! Questo principio vale per ogni tipo di emozione intensa, sia essa

positiva, sia essa negativa”85. Ogni seduta, passato il momento di osservazione e

instauratasi la relazione terapeutica, potrebbe paragonarsi ad alcune forme musicali

dove la variazione, pur non essendo la stessa idea motivo iniziale, gode di tutto lo

sviluppo precedente e si presenta così più matura, carica dell’esperienza passata (C.

Gregorat). La conquista dell’autonomia non si può certo invocare magicamente, ma

parte da piccoli progressi, a volte impercettibili ed è compito del musicoterapeuta

accompagnare il paziente attraverso un percorso di ricalco, sintonizzazione, ecc. dove 83 M. Scardovelli, op. cit. pp. 45-50 84 P. Fraisse, op. cit., 85 G. Cremaschi Trovesi, op. cit., p. 83

Page 132: Esperienze in Musicoterapia Vol II

130

anch’egli è coinvolto per poter compiere lo stesso salto e accompagnare poi il nuovo

ritmo, i movimenti e il respiro, creando una continuità rassicurante. “Il terapista cerca

di muoversi al ritmo del paziente allo scopo di attirarlo eventualmente in un ritmo più

equilibrato”86.

Secondo Stern e Imberty altri due elementi permettono, in tali situazioni, lo

sviluppo della socializzazione, dell’affettività e delle facoltà cognitive: da una parte il

bambino impara ad adattarsi a un numero sempre maggiore di variazioni, ma

dall’altra egli può farlo solo perché la ripetizione è basata su un ritmo regolare che

rende prevedibile e organizza il tempo. Esiste quindi un legame profondo tra la

cognizione musicale, l’esperienza affettiva e la ripetizione: strutturando il tempo, la

ripetizione struttura anche le esperienze emotive del soggetto, e sarà questa una delle

fonti più ricche dell’esperienza musicale futura. Ma la ripetizione acquista valore

positivo solo nella misura in cui essa generi delle variazioni accettabili, cioè

variazioni che permettano comunque il riconoscimento dei punti di riferimento e

l’identificazione del modello iniziale.

Quando invece la modifica è radicale, la si attuerà nel momento in cui il soggetto

che si ha in cura può contare sulle sue capacità e cioè quando la consapevolezza del

sé è manifesta. Nel nostro caso tutte le novità introdotte disponevano di una base

sicura a cui poter far ritorno. N.F. ha sì dimostrato la sua vitalità, la tenacia e la

curiosità per crescere e accrescere le sue doti, ma ha altresì espresso i suoi timori e la

sua incertezza di camminare solo. L’epilessia lo costringe a fasi regressive e al

conseguente bisogno di un costante sostegno.

86 D. Campbell, L’effetto Mozart, Baldini & Castaldi Editori, Milano 2002, p. 153

Page 133: Esperienze in Musicoterapia Vol II

131

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., Metamorfosi e Musica in fenomenologia, a cura di Luigia Di Pinto, Laterza,

Bari 2002.

Alvin, J., Music Therapy, Hutchinson & Co., London 1966; tr.it. di Orio Buonomini,

Terapia Musicale, Armando, Roma 1981.

Aucouturier B., Darrault I., Empinet J.L., La pratique psychomotrice. Reéducation et

thérapie, Doin Editeur, Paris 1984 ; tr. it. di Valeria Fresco, La pratica

psicomotoria. Rieducazione e terapia, Armando, Roma 1986.

Benenzon, R., Manuale di Musicoterapia, tr. it. di Adriana Castelletti, Liliana

Huberman e Angiolina Zucconi, Borla 1998.

Birkenbihl, Vera F., Signale des Körpers. Körpersprache verstehen, mvg-Moderne

Verlagsgesellschaft mbh, Müchen; tr. it. di Maria Elisabetta Tonin Dogana,

Segnali del corpo. Come interpretare il linguaggio corporeo, Franco Angeli,

Milano 1990.

Boxill, Edith H., La Musicoterapia per bambini disabili, Omega.

Cabutto, M., La Musicoterapia, Xenia, Milano 2000.

Campbell, D., The Mozart Effect, Don Campbell 1997; tr. it. di Laura Merletti,

L’Effetto Mozart, Baldini&Castoldi, Milano 1999.

Cremaschi Trovesi, G., Musicoterapia, arte della comunicazione, edizioni

scientifiche Magi, Bergamo 1996.

Fraisse, P., Psychologie du ritme, Presses Universitaires de France, Paris 1974; tr. it.

a cura di Luigi Calabrese, Psicologia del ritmo, Armando, Roma 1979.

Gamelli, I., Pedagogia del corpo, Meltemi, Roma 2001.

Gregorat, C., L’esperienza Musicale della Musica.

Gregorat, C., L’anima della Musica, Ludi Editrice, Milano 1997.

Gregorat, C., La Musica come Terapia, Editrice Antroposofica, Milano 2001.

Imberty, M., Suoni, Emozioni, Significati. Per una semantica psicologica della

musica, tr. it. di Johannella Tafuri e Laura Callegari, Clueb 1986.

Page 134: Esperienze in Musicoterapia Vol II

132

Leydi, R., L’altra musica, Giunti, Firenze 1991.

Loria, N., Dal corpo allo strumento musicale, Edizioni scientifiche Magi, Roma

2001.

Lowen, A., Physical dynamics of character structure (The language of the body),

Grune and Stratton, New York 1978; tr. it. di Paolo di Sarcina e Maura Pizzorno,

Il linguaggio del corpo, Feltrinelli, Milano 1978.

Merleau-Ponty, M., Les relations avec altrui chez l’enfant, Centre de documentation

Universitarie, Paris 1968; tr. it. di Gianfranco Goeta, Il bambino e gli altri,

Armando, Roma 1968.

Maurice Merleau-Ponty, Notes de cours. 1959-1961, Editions Gallimard, Paris 1996;

ed. italiana a cura di M. Carbone, E’ possibile oggi la filosofia?, Raffaello Cortina

Editore, Milano 2003.

Merriam, Alan P., The Antropology of music, Northwestern University Press,

Evanston, Illinois 1964; tr. it. di Elio Di Piazza, Antropologia della musica,

Sellerio, Palermo 1983.

Nordoff P., Robbins C., Musicoterapia per bambini Handicappati, Franco Angeli,

Milano 1993.

Postacchini P.L., Ricciotti A., Borghesi M., Musicoterapia, Carocci, Roma 1997.

Sachs, C., The Wellsprings of Music, Martinus Nijhoff’s, L’Aja 1962, tr. it. di Marina

Astrologo, Le Sorgenti della Musica, Boringhieri, Torino 1979.

Scardovelli, M., Il dialogo Sonoro, Cappelli, Bologna 1992.

Stern, D.N., The Interpersonal World of the Infant, Basic Books, New York 1985;

trad. it. Il mondo interpersonale del bambino, Boringhieri, Torino 1987.

Watzlawick P., Beavin J.H., Jakson Don D., Pragmatic of human communication. A

study of interactional patterns, pathologies, and paradoxes, W.W. Norton & Co.,

Inc., New York 1967; tr. it. di Massimo Ferretti, Pragmatica della comunicazione

umana. Studio dei modelli interattivi delle patologie e dei paradossi, Astrolabio-

Ubaldini, Roma 1971.

Page 135: Esperienze in Musicoterapia Vol II

133

CONTRIBUTI DELLA RICERCA ETNOMUSICOLOGICA

ALLA RIFLESSIONE IN AMBITO

MUSICOTERAPEUTICO

di Daniela Altavilla

Esistono numerose discipline che si occupano di musica da diversi punti di vista,

con diversi approcci e finalità, perché si tratta di un fenomeno complesso e articolato,

cui sono connessi una vasta gamma di aspetti. Già a partire dalla definizione stessa di

musica si apre un ventaglio di possibili definizioni che variano, appunto, a seconda

del tipo di approccio, del periodo storico, della cultura e degli individui; non esiste

una risposta unica valida in assoluto, ma una serie di risposte possibili che cambiano

col cambiare delle esigenze dell’uomo, seguendo le trasformazioni della cultura e

della società.

L’etnomusicologo americano A. P. Merriam (1983, p.48) suggerisce che «la

musica può e deve essere studiata da molte prospettive dal momento che i suoi aspetti

sono storici, strutturali, culturali, funzionali, fisici, psicologici, estetici, simbolici e

via dicendo. Per raggiungere una comprensione complessiva del fenomeno musicale

nessuno studio specifico, per quanto accurato, potrà mai sostituire un procedimento

analitico globale».

In ambito musicoterapeutico la musica occupa un posto di centrale importanza ed

il suo ruolo all’interno del contesto clinico ne modifica valenze, significati e criteri

estetici rispetto al suo uso convenzionale: la musica è l’oggetto intermediario, veicolo

di conoscenza e trasformazione nella relazione terapeuta/cliente. Si tratta inoltre di un

ambito di pratica e di ricerca transdisciplinare per natura e tra le varie discipline

Page 136: Esperienze in Musicoterapia Vol II

134

collegate alla musicoterapia, l’etnomusicologia rappresenta oggi uno dei contributi

più ricchi per attualità e ampiezza di implicazioni.

Infatti, definire cos’è e come funziona la musica nell’esperienza umana, o più in

generale il legame uomo-suono, rappresenta un importante presupposto

epistemologico in musicoterapia, ed è anche l’attuale obbiettivo degli studi

etnomusicali, il cui fine ultimo è la comprensione della musica in quanto attività

espressiva umana universale: «l’etnomusicologia non è soltanto uno studio areale

riguardante la musica esotica, né una musicologia della musica etnica: è una

disciplina in cui sono riposte le speranze di una più profonda comprensione di tutta la

musica» (Blacking, 1986, p.51).

Ancora Merriam (ivi, p.25) ritiene che «il contributo dell’etnomusicologia è

rappresentato dalla saldatura tra aspetti delle scienze sociali e delle scienze

umanistiche in modo che gli uni siano complementari agli altri; in questo modo si

arriva ad una migliore comprensione di questi due momenti che non possono

considerarsi isolatamente ma devono essere compresi nella loro unità. Quanto detto è

implicito nella definizione di etnomusicologia come studio della musica nel contesto

della cultura».

Anche l’ambito etnomusicale è un ambito articolato ed interdisciplinare, in cui

esistono diverse tendenze e aree di interesse, il cui centro è sempre e comunque sul

‘musicale’ e profondamente legato all’uomo. L’attività di ricerca è dedicata alla

documentazione e all’interpretazione delle forme e dei comportamenti musicali

presenti nel mondo. E’ lo studio della musica intesa come forma espressiva

universale del comportamento umano, quindi è lo studio di tutte le manifestazioni

musicali in rapporto alla cultura che le ha determinate. In altre parole si occupa del

legame uomo-musica dal punto di vista delle funzioni della musica nella vita

dell’uomo tendente all’individuazione di principi generalizzabili sul comportamento

musicale, ed in questo senso costituisce un terreno ricco di spunti per le applicazioni

cliniche della musica.

Page 137: Esperienze in Musicoterapia Vol II

135

L’etnomusicologo italiano F. Giannattasio pone l’accento sul concetto di musica

facendo notare come la ricerca etnomusicale «mettendo a confronto forme e

comportamenti musicali delle diverse società e culture, ha posto di fatto al centro

della questione il concetto stesso di musica, suggerendone uno di più universale

portata, ed ha inciso a vari livelli – da quello del senso comune fino alla nuova

circolazione e interazione di ‘lingue’ e generi musicali cui oggi assistiamo –

nell’esperienza di tutti e non solo in quella ristretta degli addetti ai lavori»

(Giannattasio, 1998, p.12).

Ed anche T. Magrini, altra etnomusicologa italiana, fa rilevare che «gli studiosi

occidentali, abituati a concepire la musica come un prodotto puramente motivato da

finalità estetiche, con gli studi etnomusicologici hanno incontrato società che

utilizzavano l’attività sonora in modo profondamente diverso e molto più

chiaramente connesso alle loro necessità esistenziali» (Magrini, 2002, p.169). Infatti

è soprattutto nella tradizione occidentale che la musica sembra assumere una

espressione estetica autonoma, mentre al di fuori dell’area colta europea la musica

appare sempre legata e funzionale ai momenti salienti della vita sociale (riti,

celebrazioni, ecc.), e non concepita come una ‘cosa in sé’. Come pure nel contesto

terapeutico l’uso della musica sembra per certi versi simile alle concezioni musicali

presenti in ambiti culturali tradizionali, in cui la funzione estetica della musica è

subordinata a funzioni di utilità pratica e non usata come forma artistica fine a se

stessa.

L’etnomusicologo inglese J. Blacking afferma che «uno dei vantaggi che offre la

musica in quanto oggetto di studio, è che essa è un processo relativamente spontaneo

ed inconscio. La musica può fornire un’immagine del funzionamento, senza

interferenze, della mente umana e perciò l’osservazione delle strutture musicali può

rivelare alcuni dei principi strutturali su cui si fonda ogni vita umana. Se saremo in

grado di dimostrare con esattezza come il comportamento musicale (e forse ogni

aspetto del comportamento umano in una cultura) sia generato da insiemi finiti di

regole applicate ad un numero infinito di variabili, sapremo non solo quali aspetti del

comportamento musicale sono specificamente musicali, ma anche come e quando

Page 138: Esperienze in Musicoterapia Vol II

136

queste variabili possono essere applicate ad altri tipi di comportamento umano.

Sapendone di più sulla complessità automatica del corpo umano, potremo provare in

maniera definitiva che tutti gli uomini nascono con grandi potenzialità intellettuali, o

almeno con un alto grado di competenza cognitiva, e che la fonte prima della

creatività culturale è la coscienza che deriva dalla cooperazione sociale e dagli

scambi d’amore. Se scopriremo con precisione come la musica è creata ed apprezzata

in contesti sociali e culturali differenti, e se arriveremo, magari, a stabilire che la

musicalità è un carattere universale e specifico della specie, potremo dimostrare che

tutti gli esseri umani, e non solo alcuni di essi, sono da considerare ancora più

straordinari di quanto non si ritenga ora, e che la maggior parte di noi vive molto al di

sotto delle sue potenzialità, a causa della natura oppressiva della maggior parte delle

società» (ivi, p.125-126).

La ricerca etnomusicologica e i suoi metodi possono rivelare una vasta gamma di

concettualizzazioni sulla musica, la pratica esecutiva e la risposta contestualizzata;

d’altra parte, per la conoscenza dei fenomeni musicali e la definizione dei processi e

comportamenti che li determinano, è da sottolineare l’importanza sia di un apporto di

tipo interdisciplinare, che la necessità di una unificazione teorica del campo di studi.

Infatti ogni disciplina può offrire un particolare contributo all’impostazione, al

chiarimento e alla soluzione di questo tema, tenendo presente che ogni sapere ha vie

di ricerca che possono essere molteplici, ma che vanno poi collegate a campi di

indagine specifici che permettono di muoversi in una unica direzione.

A questo punto, per capire perché e in che modo la collaborazione fra

musicoterapia ed etnomusicologia possa essere proficua, si può pensare di operare un

confronto fra i due ambiti evidenziandone affinità e divergenze, a partire da un

confronto fra i rispettivi termini e definizioni.

Etnomusicologia:

«L’etnomusicologia porta con sé i germi della sua duplicità, dal momento che

risulta composta da due parti distinte, quella musicologica e quella etnologica; il

problema principale sta nella riunificazione di questi due aspetti senza che nessuno

Page 139: Esperienze in Musicoterapia Vol II

137

dei due ne abbia a soffrire. Tale doppia natura si rileva dalla stessa letteratura

etnomusicologica: uno studioso si occuperà con perizia della struttura del sistema

sonoro, un altro tratterà la musica come un aspetto della cultura umana e come parte

integrante di una unità più vasta» (Merriam, 1983, p.21).

«Etnomusicologia è un termine relativamente nuovo e comunemente usato per

definire lo studio dei diversi sistemi musicali esistenti nel mondo» (Blacking, 1986,

p.27).

«Dall’etimo composito di etno-musico-logia si possono trarre due diverse ma

altrettanto legittime interpretazioni: a) musicologia etnica (dei diversi popoli); b)

etnologia della musica. Entrambe le formulazioni corrispondono in effetti a due

tendenze realmente presenti nella ricerca etnomusicale e alternamente prevalenti nella

storia degli studi» (Giannattasio, 1998, p.17-18).

«L’etnomusicologia nasce con la scoperta e l’osservazione delle ‘alterità’

musicali […] essa ha come scopo principale […] quello di interpretare ogni

fenomeno musicale in rapporto alla particolare cultura che lo ha prodotto, adottando

strumenti e categorie di portata e validità universali» (Giannattasio, 1998, p.31).

Musicoterapia:

«La musicoterapia ha molti aspetti che la rendono difficile da definire: come

corpo di conoscenza è multidisciplinare; come combinazione di discipline, è ad un

tempo arte, scienza, e processo interpersonale; come terapia di trattamento è diversa;

come disciplina e professione ha una doppia identità; e come materia giovane è

ancora in divenire. Tutti questi aspetti non consentono una definizione univoca o

universalmente accettata. Il primo grosso problema nella definizione della

musicoterapia è che essa è transdisciplinare per natura. Cioè, la musicoterapia non è

una disciplina singola, isolata con limiti ben definiti e immodificabili. Piuttosto è la

dinamica combinazione di molte discipline attorno a due grosse aree: la musica e la

terapia. […] Sia la musica che la terapia hanno per sé stesse delimitazioni poco

chiare, e […] ci sono molte e diverse filosofie musicali, e persino più teorie

terapeutiche a complicare il quadro» (K.E. Bruscia, pp.17-18).

Page 140: Esperienze in Musicoterapia Vol II

138

«La musicoterapia è un processo finalizzato in cui il terapeuta aiuta il cliente a

migliorare, mantenere o ristabilire uno stato di benessere, usando esperienze musicali

e le relazioni che si sviluppano loro tramite come forze dinamiche di cambiamento»

(Bruscia, 1987, p.5).

«La musicoterapia è una disciplina composita che si pone al punto di convergenza

di numerose altre discipline dotate di ben precisa identità: musicologia, antropologia,

psicologia, psichiatria. A tutte queste essa attinge largamente, pur mantenendo una

propria identità […]. Il concetto di musicoterapia è ampio, ha implicazioni molto

vaste, si riferisce ad ambiti operativi profondamente differenziati tra loro. Definiremo

pertanto la musicoterapia come una tecnica, mediante la quale varie figure

professionali, attive nel campo della educazione, della riabilitazione e della

psicoterapia, facilitano l’attuazione di progetti d’integrazione spaziale, temporale e

sociale dell’individuo, attraverso strategie di armonizzazione della struttura

funzionale dell’handicap, per mezzo dell’impiego del parametro musicale; tale

armonizzazione viene perseguita con un lavoro di sintonizzazioni affettive, le quali

sono possibili e facilitate grazie a strategie specifiche della comunicazione non

verbale (Postacchini, 1995). Ci rendiamo perfettamente conto di quanto una

definizione di questo tipo possa risultare ampia e complessa, come d’altro canto lo è

la disciplina di cui tratta» (Postacchini, 1997, pp.15 e 17).

Da questo sintetico quadro emergono già importanti analogie e differenze:

entrambe rientrano nel corpus delle scienze umane, sono relativamente recenti,

sempre in progress, quindi nulla viene dato mai come scontato e definitivo. Non

esprimono giudizi di valore sul fatto musicale e tutte le possibili manifestazioni

musicali vengono considerate con pari dignità. Si può ritenere affine l’interesse di

entrambe al rapporto fra testo e contesto, fra analisi e descrizione musicale e analisi e

descrizione degli aspetti non-musicali della musica (simbolici, estetici, sociali,

psicologici, fisici, ecc.). Esistono diversi modelli teorici di riferimento e diverse aree

di pratica; le attività di ricerca e di pratica hanno carattere fortemente

interdisciplinare, infatti vi possono essere utilmente applicati approcci derivanti da

altri campi del sapere. Le discipline affini all’una e all’altra riguardano soprattutto

Page 141: Esperienze in Musicoterapia Vol II

139

l’area musicale (musicologia, analisi musicale, antropologia della musica, psicologia

della musica, sociologia della musica, semeiotica della musica), ma anche l’area

psicologica (psicologia generale e psichiatria, psicologia dell’età evolutiva,

pedagogia). In entrambe il focus è musicale e umano, in cui «il suono è l’oggetto, e

l’uomo è il soggetto» (Blacking, 1986, p.48).

Entrambi i termini sono dotati di una duplice identità, etno-musicologia e musico-

terapia, e in questa duplice identità appare evidente una prima affinità nel focus

centrale delle due discipline, che per entrambe è nel ‘musicale’, come pure una

sostanziale divergenza nel tipo di approccio a tale nucleo. Come già ricordato, infatti,

mentre la prima è un’attività di ricerca dedicata alla documentazione e

all’interpretazione delle forme e dei comportamenti musicali presenti nel mondo, con

lo scopo di individuare dei principi generalizzabili sul comportamento musicale, la

seconda è un’attività pratica di intervento in cui le esperienze musicali vengono usate

come forze dinamiche di cambiamento dell’individuo, con lo scopo di migliorare il

benessere psico-fisico del soggetto attraverso l’uso terapeutico della musica.

Sintetizzando molto, possiamo dire: ciò che accomuna ambedue le discipline è la

musica e il rapporto uomo-musica, mentre ciò che le diversifica è lo scopo, l’una

finalizzata alla comprensione e l’altra al cambiamento.

In altre parole è diverso il fine delle due discipline: la musicoterapia utilizza

questo grande serbatoio di conoscenze per un intervento di carattere applicativo,

mentre l’etnomusicologia è essenzialmente una disciplina teorica, per quanto le sia

necessaria una fase di lavoro ‘sul campo’. L’etnologo musicale ha una formazione di

tipo musicologico di cui si serve per una ricerca di tipo antropologico, non certo per

cambiare o trasformare la cultura che sta osservando. Inoltre la musicoterapia nella

relazione uomo-suono cerca la chiave per la comprensione del singolo individuo,

mentre l’etnomusicologia cerca la comprensione di una cultura per scoprirne i

modelli generali.

Quindi sotto il profilo operativo dobbiamo riconoscere un’effettiva divergenza fra

i due ambiti, ma dobbiamo anche riconoscere all’etnomusicologia il primato

nell’essersi posta per prima il problema dell’osservazione, della raccolta e dell’analisi

Page 142: Esperienze in Musicoterapia Vol II

140

dei dati, vale a dire del rapporto fra osservatore-cultura osservata, della relazione fra

testo-contesto, la questione delle modalità di trascrizione, ecc.

Pur avendo scopi diversi, il terreno comune alle due discipline è assai vasto, infatti

è sotto il profilo concettuale che l’etnomusicologia può offrire i suoi specifici

contributi; se la musicoterapia è composta da due grosse aggregazioni disciplinari

attorno ai due temi fondamentali, la musica e la terapia, ricche ognuna di implicite

sfaccettature, gli studi etnomusicali possono mettere a disposizione a tal proposito,

sia la documentazione relativa agli usi terapeutici della musica presenti nelle varie

culture, che i propri studi circa la comprensione del rapporto uomo-musica in

generale.

In generale, percorrendo un viaggio attraverso i principali testi ed autori della

letteratura etnomusicologica si possono trovare numerose tematiche di interesse

musicoterapico e, indirettamente, oltre ad offrirle nuovi spunti di riflessione traspare

anche una sostanziale fiducia e conferma nei confronti nell’applicazione clinica della

musica.

A. P. Merriam mette la musica in stretto rapporto alla cultura e alle convenzioni

sociali, determinanti nei comportamenti musicali; inoltre, di notevole interesse è la

sua proposta sulle principali funzioni della musica nelle diverse culture. L’autore

cerca di «fornire un supporto teorico allo studio della musica in quanto

comportamento umano; chiarire il tipo di processo che deriva da fattori antropologici

e musicologici insieme, migliorare infine la nostra conoscenza di entrambe le

discipline, sotto la comune prospettiva di studi comportamentali» (ivi, 1983, p.16).

J. Blacking, dopo la sua lunga esperienza con la popolazione Venda in Sudafrica,

espone le sue riflessioni sul «modo di fare musica in differenti culture» (ivi, p.23),

aprendo orizzonti che vanno ben oltre i confini dell’etnomusicologia, infatti le sue

argomentazioni, per il loro taglio interdisciplinare, mal si prestano ad essere raccolte

entro ambiti precisi e si presentano spesso come considerazioni interrogative; inoltre,

da notare è la particolare attenzione rivolta ai rapporti fra processi cognitivi, sociali

ed espressivi della musica. G. Rouget, oltre ad offrire un’opera unica per ricchezza e

ampiezza documentativa sui rapporti fra musica e transe, rispetto alla varietà di

Page 143: Esperienze in Musicoterapia Vol II

141

aspetti connessi alla musica aggiunge qualche nuovo elemento sulle origini,

significato, effetti della musica nel rapporto tra l’io e il mondo e sulle potenzialità

insite nel mezzo musicale. Il contributo di F. Giannattasio si rivela prezioso per

chiarezza e articolazione; infatti, viene analizzata la musica come costante del

comportamento musicale, le sue principali funzioni e alcune recenti ipotesi

sull’elaborazione dell’informazione musicale provenienti dagli studi cognitivi. T.

Magrini riflette sull’impossibilità di formulare una definizione universale di musica e

si sofferma sul concetto di ‘intelligenza musicale’, ipotizzando che essa possa essere

oltre che un fatto sociale anche una capacità specifica della specie, sul concetto di

‘multifunzionalità’ dell’attività sonora, sulle interazioni fra biologia umana e culture

musicali.

In particolare è possibile evidenziare quattro temi fondamentali: la definizione del

concetto di musica, il rapporto fra aspetti biologici e culturali della musica, le

funzioni della musica e i moventi del comportamento musicale. Si tratta di temi che

in ambito musicoterapeutico forniscono nuove chiavi di lettura per un ampliamento

epistemologico del concetto di musica, producono nuove prospettive per la

conoscenza del fenomeno musicale così ricco di sfaccettature, ne approfondiscono le

implicazioni e ne aumentano la consapevolezza. Certamente si tratta di temi

complessi e vasti tali da meritare ognuno un approfondimento specifico, mentre in

questa sede si è preferito mantenere dei riferimenti generali per evidenziare quanto

ampio possa essere il contributo dell’etnomusicologia; inoltre, data l’aderenza dei

temi trattati si è preferita una selezione di citazioni originali piuttosto che operare una

parafrasi del pensiero e delle affermazioni dei vari studiosi.

Definizione del concetto di musica

«La musica è un universale della cultura umana, anche se non si tratta di un

universo assoluto; il fatto stesso che la si trovi dappertutto ci dice del valore che essa

Page 144: Esperienze in Musicoterapia Vol II

142

ha per l’umanità, mentre le particolari differenze che si possono riscontrare fra la

musica di due diverse società potrebbero essere d’ordine sociale e non musicale»87.

«In alcune culture, se non in tutte, la musica non è separabile dal suo contesto

culturale; in altre parole è dal contesto che prende le mosse il processo di

concettualizzazione relativo alla musica»88.

«La musica si compone di modelli sonori accettati socialmente, è un complesso di

attività, idee ed oggetti che danno origine a suoni culturalmente significativi; questi

suoni comunicano ad un livello diverso dalla normale comunicazione»89.

«La musica non può mai essere una cosa a sé stante […] nel senso che non può

essere trasmessa o avere significato al di fuori dei rapporti sociali. La musica è

profondamente legata ai sentimenti e alle esperienze dell’uomo in quanto essere

sociale. Il fondamento di molti processi essenziali della musica va ricercato nel corpo

umano e nei sistemi d’interazione sociale dei corpi umani»90.

«C’è così tanta musica nel mondo, che è ragionevole supporre che essa, come il

linguaggio e forse la religione, sia un tratto peculiare della specie umana»91.

«La musica è un prodotto del comportamento dei gruppi umani, a prescindere dal

loro grado di organizzazione: è suono umanamente organizzato. Nonostante le

diverse società tendano ad avere idee differenti su cosa sia la musica, tutte le

definizioni si fondano su un qualche consenso circa i principi secondo cui i suoni

dovrebbero essere organizzati»92.

«Si tratta di suono umanamente organizzato, destinato ad altre orecchie umane,

perciò riguarda la comunicazione e i rapporti interindividuali»93.

«Il fatto che una musica sia semplice o complessa è in definitiva irrilevante […]

E’ il contenuto umano del suono umanamente organizzato a “catturare” la gente […]

87 Vedi A. P. Merriam, Antropologia della musica, 1983, pp.15-212; 88 Id; 89 Id; 90 Vedi J. Blacking, Come è musicale l’uomo?, p.24; 91 Id, p.30; 92 Id, p.33; 93 Id, p.34;

Page 145: Esperienze in Musicoterapia Vol II

143

Si tratta sempre del prodotto di un essere umano sensibile ed è questa sensibilità che

ha il potere di suscitare o meno i sentimenti di un altro essere umano»94.

«La musica è una sintesi dei processi cognitivi presenti nella cultura e nel corpo

umano: le forme che assume e gli effetti che produce sono il risultato delle esperienze

sociali che i corpi umani vivono in ambienti culturali diversi. Essa esprime aspetti

dell’esperienza sociale degli individui»95.

«L’aspetto più importante della musica [è] quello proprio al corpo umano ed

universale per tutti gli uomini»96.

«La ‘rivoluzione antropologica’ che ha caratterizzato l’ultimo secolo, consentendo

alle diverse culture di svelarsi reciprocamente, ha permesso fra l’altro di constatare

che non esistono società, per quanto ristrette e isolate possano essere, prive di una

qualche forma espressiva musicale. In altri termini, è oggi possibile ritenere che la

musica costituisca un ‘universale’ del comportamento umano, come il linguaggio o

l’organizzazione sociale. Naturalmente, così come esistono società e lingue diverse,

esisteranno molteplici tipi di musica e differenti sistemi di organizzazione delle forme

e dei comportamenti musicali»97.

«La musica non è soltanto una via del tutto particolare della comunicazione, un

complemento spesso indispensabile di molti momenti e fasi dell’esistenza umana o

un modo privilegiato di esprimere aspetti della vita mentale che esulano dalle

possibilità del linguaggio parlato. Essa è anche in grado di provocare significative

modificazioni comportamentali, stimolando reazioni di natura psicologica e

fisiologica. Può determinare, ad esempio, variazioni del ritmo cardiaco, della

respirazione, della risposta sensorio-motoria – soprattutto se si tratta di musica

fortemente ritmata e se è associata a schemi di movimento, come nel caso della danza

– e può anche condizionare gli stati emotivi, tanto più se la sua forma veicola un testo

verbale (nel canto) o rinvia, per convenzione (per “riflesso condizionato”), a

determinati eventi extramusicali. Esistono inoltre, anche se non sono state ancora 94 Id. p.54; 95 Id. p.103; 96 Id. p.122; 97 Vedi F. Giannattasio, Il concetto di musica: contributi e prospettive della ricerca etnomusicologica, 1998, p.20;

Page 146: Esperienze in Musicoterapia Vol II

144

sufficientemente studiate, complesse relazioni fra stimolazione musicale, mnemonica,

apprendimento e pensiero»98.

«L’apparente impenetrabilità e ineffabilità dei fenomeni musicali è uno dei

principali motivi del loro fascino, tant’è che fin dalle epoche più remote essi sono

stati ritenuti, a tutte le latitudini, un idoneo veicolo di espressione della religiosità,

della magia, della poesia e, in generale, dell’emotività collettiva e individuale. Nella

nostra cultura, un certo timore sacrale di svelare l’arcano e rompere l’incantesimo

(termine che non a caso deriva da in-cantare) è ravvisabile ancora oggi

nell’insofferenza e nella diffidenza che molti musicisti ostentano verso ogni forma di

‘vivisezione’ analitica della musica. D’altronde, il dogma della sua imperscrutabilità

ha origini lontane e non a caso la stessa etimologia del termine ci riconduce a una

genesi mitica: l’arte delle Muse, figlie di Zeus e della dea Memoria (!). Infrangendo

questo dogma e trasformando radicalmente il concetto di musica, l’etnomusicologia

ha senza dubbio creato, almeno inizialmente, un certo sconcerto […] Ma nessuno,

credo, può oggi legittimamente sostenere che i nuovi orizzonti aperti da una

concezione della musica come costante del comportamento umano manchino di

fascino, o che il progetto conoscitivo avviato dall’antropologia della musica sia privo

di solidi fondamenti e intendimenti scientifici. E se qualcuno poi temesse che la

realizzazione di tale progetto possa segnare la fine dell’in-canto, si tranquillizzi.

Poiché è certo che la musica non perderà mai quella forza suggestiva che consente di

condividere con gli altri l’illusione di manipolare l’ineffabile e l’ignoto»99.

«Le varietà di pensiero e pratica musicale nel mondo presuppongono

un’intelligenza musicale innata, anche se la ricerca etnomusicologica ha dimostrato

che la musica è un fatto sociale, che i sistemi musicali sono sistemi culturali

intrecciati alla più ampia rete delle culture delle comunità, e che la varietà di questi

sistemi di simboli precludono una definizione della musica universalmente valida o

98 Id. p.231; 99 Id. p. 274-75;

Page 147: Esperienze in Musicoterapia Vol II

145

un accordo universale su ciò che la musica costituisce in quanto distinta dalla non-

musica o rumore»100.

Rapporto fra aspetti biologici e culturali della musica

«La prima considerazione da fare riguarda la natura della musica e le sue relazioni

con la cultura. Le convenzioni sociali hanno un ruolo determinante nella costituzione

del suono, ad esempio in culture diverse dalla nostra la musica non è interessata

necessariamente alla bellezza in quanto tale»101 .

«L’uomo è portatore di cultura, perché si trova nella condizione fisiologica adatta.

Se non avesse un Sistema Nervoso centrale e periferico, un cervello e la capacità di

esprimersi per mezzo della parola, non potrebbe essere soggetto di cultura»102.

«Il suono musicale prende forma in rapporto alla cultura cui fa parte: ogni cultura

decide cosa debba considerarsi musica, quale debba essere il modello ed il

comportamento musicale; in generale la musica è la composizione di ritmo e altezza,

secondo modelli che sarà la società a fissare»103.

«Altre caratteristiche sociali della musica: essa costituisce un fenomeno umano

unico che si giustifica solo in termini di interazione sociale; cioè, è composta ed

eseguita da alcuni uomini per altri uomini, e non può che essere comportamento

appreso culturalmente. La musica non esiste, né può esistere, per sé ed in sé. In breve

la musica non può essere definita soltanto come fenomeno sonoro, poiché presuppone

il comportamento di uno o più individui»104.

«La musica comunica all’interno di una determinata comunità musicale, ed ha

luogo soltanto se la musica viene caricata di significati simbolici tacitamente accettati

dai membri della comunità»105.

100 Vedi T. Magrini, Universi sonori: introduzione all’etnomusicologia, 2002, p.245; 101 Vedi Merriam, 1983, p. 15-212; 102 Id.; 103 Id.; 104 Id.; 105 Id.;

Page 148: Esperienze in Musicoterapia Vol II

146

«A che punto sono le ricerche in psicologia della musica e i test attitudinali sulla

musicalità? Esistono diverse scuole di pensiero e non sono giunte ad una valutazione

unanime […] ciò potrebbe dipendere dal modo prevalentemente etnocentrico in cui

sono stati realizzati. Measures of Musical Talents di Carl Seashore (1919), è stata la

prima raccolta di test standardizzati sull’abilità musicale ad essere pubblicata; i test si

basano esclusivamente sulle capacità di discriminazione. Ma la discriminazione si

sviluppa all’interno di un contesto culturale»106.

«Le prove di attitudine musicale possono essere significative solo per le culture i

cui sistemi musicali sono simili a quello dello sperimentatore. E poi ancora: qual è

l’utilità dei test musicali? Cosa provano? Che rapporto c’è fra i loro risultati e la vera

abilità musicale?»107.

«Cos’è il talento musicale? Quali, tra le qualità del genio musicale sono specifiche

della musica? Possono trovare espressione in altri media? In che misura queste

qualità sono latenti in tutti gli uomini? Quanto pesa la società e la cultura nel favorire

o inibire la manifestazione del genio musicale? La scuola gestaltica afferma che il

talento musicale è qualcosa di più di un insieme di attributi specifici dipendenti da

capacità sensoriali, ma non investe il campo complessivo della cultura, di cui la

musicalità è solo una parte. Bisogna allargare il campo d’indagine se vogliamo

scoprire quali capacità sono implicate nella musicalità. Per rispondere alla domanda

“Come è musicale l’uomo?” bisogna sapere quali tratti del comportamento umano

sono peculiari, ammesso che ne esistano, alla musica»108.

«Adottando un punto di vista universale, risulta chiaramente che la creazione e

l’esecuzione di gran parte della musica sono principalmente il prodotto della capacità

umana di scoprire strutture sonore e di riconoscerle in seguito. Senza processi

biologici di percezione uditiva e senza il consenso culturale, di almeno un gruppo di

individui, su ciò che si ascolta, non ci possono essere né musica né comunicazione

musicale»109.

106 Vedi J. Blacking, 1986, p. 29; 107 Id. p. 30; 108 Id. p. 30; 109 Id. p. 32;

Page 149: Esperienze in Musicoterapia Vol II

147

«Sono molti i modi in cui si può analizzare un brano musicale. Ad un certo livello

di analisi, ogni comportamento musicale è strutturato in base a processi biologici,

psicologici, o puramente musicali; spetta proprio all’etnomusicologo identificare tutti

i processi pertinenti ad una spiegazione del suono musicale»110.

«Solo combinando informazioni musicali ed extramusicali si può scoprire cosa c’è

‘fra le note’»111.

«Non possiamo continuare a studiare la musica come una cosa a sé stante, quando

le ricerche etnomusicologiche provano che i fatti musicali non sono solo strettamente

musicali e che l’espressione di rapporti tonali nelle strutture sonore può essere un

fattore secondario rispetto alle relazioni extramusicali che i suoni rappresentano. La

musica è suono organizzato in strutture socialmente accettate, il fare musica è una

forma di comportamento acquisito, e gli stili musicali si basano su ciò che l’uomo ha

scelto di prendere dalla natura più come parte della sua espressione culturale che

come imposizione della natura stessa. Ma la natura da cui l’uomo trae i suoi stili

musicali non è una cosa a lui esterna; essa include la sua stessa natura, cioè le sue

capacità psicofisiche, […] a loro volta parte di un continuo processo adattivo di

maturazione della cultura. Non sappiamo quali di queste capacità psicofisiche, ad

eccezione dell’udito, siano essenziali nella produzione della musica, né se qualcuna

di esse le sia peculiare. Sembra che le attività musicali siano associate a determinate

regioni del cervello, diverse da quelle del linguaggio»112.

«Ciò che per un individuo è piacevole può essere sgradevole per un altro, non per

una qualità assoluta della musica in sé, ma per quello che essa significa per lui in

quanto membro di una particolare cultura o gruppo sociale. Dobbiamo anche tener

presente che, proprio perché è possibile avere delle preferenze personali, non

possiamo giudicare l’efficacia della musica sulla base delle reazioni apparenti della

gente. […] Senza contare che in alcune culture o in certi tipi di musica e di danza

110 Id. p. 35; 111 Id. p. 40; 112 Id. p. 47;

Page 150: Esperienze in Musicoterapia Vol II

148

all’interno di una stessa cultura, le emozioni potrebbero essere volutamente non

esternata, senza per questo essere meno intense» 113.

«Il valore accordato alla musica nella società ed i suoi effetti diversificati sulla

gente possono essere fattori essenziali nello sviluppo o nell’inibizione delle capacità

musicali, e può darsi che la gente rivolga il suo interesse più alle attività sociali ad

essa collegate che alla musica in sé. D’altro canto, l’attitudine musicale non potrebbe

mai svilupparsi senza qualche motivazione extramusicale. […] Questo conflitto è

stato molto attenuato da alcuni programmi scolastici di educazione musicale, ma

l’integrazione fra attività sociali, fisiche e musicali non è totale come lo è fra i Venda.

Vedendo come i ragazzi venda coltivano il loro corpo, le loro amicizie e la loro

sensibilità nella danza di gruppo, non potevo fare a meno di rimpiangere le centinaia

di pomeriggi perduti sui campi di rugby e nelle palestre di pugilato. Ma, a quei tempi,

mi si educava non a cooperare, ma a competere. Persino la musica era intesa più

come una competizione che come un’esperienza da condividere con altri»114.

«La musica è una sintesi dei processi cognitivi presenti nella cultura e nel corpo

umano […] Ne consegue che ogni valutazione della musicalità umana deve tener

conto di processi che sono extramusicali e che questi dovrebbero essere inclusi belle

analisi della musica […] un’analisi circoscritta al solo suono può risultare inadeguata

e fuorviante» 115.

«I processi creativi sono probabilmente inconsci […] ciò che conta è che non

sempre si possono rintracciare i principi del processo creativo nelle strutture di

superficie della musica e che molti dei fattori generativi non sono musicali»116.

«Si imparerebbe di più sulla musica e la musicalità umana se si andasse alla

ricerca delle norme fondamentali del comportamento musicale, le quali sono

biologicamente e culturalmente determinate, oltre che peculiari della specie. Mi

sembra che, in fondo, ciò che è più importante nella musica non può essere appreso

così come si apprendono altre pratiche culturali: si tratta di qualcosa che risiede nel

113 Id. p. 53-54; 114 Id. p. 63; 115 Id. p. 103; 116 Id. p. 110;

Page 151: Esperienze in Musicoterapia Vol II

149

corpo ed attende di essere appreso e sviluppato, così come i principi fondamentali che

presiedono alla formazione del linguaggio»117.

«Se i bianchi del Sudafrica sembrano suonare meglio dei neri o se i ricchi e l’élite

di un paese sembrano farlo meglio dei poveri e della massa, non è perché loro o i loro

genitori siano più intelligenti o possiedano un’eredità culturale più ricca, ma perché la

loro società è organizzata in modo che abbiano maggiori opportunità di sviluppare il

loro potenziale umano, e conseguentemente, la loro organizzazione cognitiva»118.

«Nella musica, a livello di strutture profonde, esistono elementi che sono comuni

alla psiche umana, anche se non traspaiono dalle strutture di superficie»119.

«Sotto certi aspetti, l’etnomusicologia è una branca dell’antropologia cognitiva.

Nella musica sembrano vigere dei principi strutturali universali, come l’uso di forme

specularmene simmetriche, il tema e la variazione, la ripetizione e la forma binaria.

E’ sempre possibile che queste forme derivino dall’esperienza di determinate

relazioni della vita sociale o del mondo naturale»120.

«La prova più convincente del fatto che alcune capacità creative sono innate può

essere fornita dal modo in cui i Venda affrontano nuove esperienze sonore […] I

modi in cui i Venda hanno adottato e riadattato la musica europea sono prova

dell’applicazione inconscia e creativa di processi musicali […] Non sto cercando di

sostenere che particolari sistemi musicali siano innati, ma che alcuni dei processi che

li generano possono essere innati in ogni uomo e quindi specifici della specie […]

Non vedo come i processi generativi più profondi ed apparentemente inconsci

possano essere stati insegnati o appresi nella società, se non attraverso un

complicatissimo processo di relazioni fra le potenzialità innate e la maniera in cui

queste, mediante l’interazione sociale, si realizzano nella cultura»121.

«Quali campi del sentire tocca la musica? Semplificando al massimo, possiamo

dire che si è sensibili alla musica a vari livelli: fisiologico, psicologico, affettivo,

estetico. Sul piano fisiologico, se l’udito è la principale funzione sensoriale che 117 Id. p. 112; 118 Id. p. 118; 119 Id. p. 120; 120 Id. p. 123; 121 Id. p. 125;

Page 152: Esperienze in Musicoterapia Vol II

150

permette di percepire la musica, non è tuttavia l’unico canale di percezione. Le

vibrazioni musicali sono movimenti la cui ampiezza, se riferita al corpo umano, è

relativamente grande. Il movimento degli oggetti che le generano […] è sempre

sensibile e spesso persino visibile, e quindi di natura direttamente materiale e

concreta. Una vibrazione musicale può essere qualcosa di palpabile. Basta toccare la

tavola armonica di un violino mentre viene suonato per sentire la palpitazione dei

suoni con la punta delle dita. […] “Essere immersi nella musica” non è una semplice

metafora; accade veramente che la si riceva fisicamente. […] Ma non è solo

l’apparato sensoriale esterno ad entrare in gioco. Anche quello interno, fungendo da

canale di trasmissione, viene sollecitato dalla musica. […] La musica anima quindi

gli oggetti e fa insieme palpitare il corpo. L’atto musicale genera sensazioni ben più

intense del semplice ascolto. Si dovrebbe poter dire “agire” la musica in opposizione

a “subire” la musica, dal momento che si tratta di due modi assai diversi di viverla. Ci

basterà sottolineare, comunque, l’importanza del suo impatto fisico sull’ascoltatore

nonché la modificazione sensoriale della coscienza del proprio essere che questa

comporta. […] D’altra parte, la musica è per essenza movimento. Essa trae origine

dai movimenti corporali […] incitando di rimando al movimento. […] Anche sotto il

suo aspetto più immateriale – come nel caso del suono totalmente isolato dalla sua

fonte – la musica viene sentita come movimento che si realizza nello spazio.

Evidentemente lo è ancora di più allorché la si esegue durante la danza o per la danza.

Danzare vuol dire inscrivere la musica nello spazio, cosa che avviene attraverso una

incessante modificazione dei rapporti delle diverse parti del corpo fra di loro. La

coscienza del corpo ne viene perciò completamente trasformata. In quanto

incitamento alla danza, la musica si rivela pertanto capace di modificare

profondamente il rapporto dell’io con se stesso, in altri termini la struttura della

coscienza. Sul piano psicologico, la musica influisce anche sulla percezione, tanto

spaziale quanto temporale, che si ha del proprio essere. Analogamente al suono della

parola, il suono musicale definisce lo spazio in cui mi trovo come uno spazio abitato

da uomini, nel quale vengo ad assumere una certa collocazione. Il silenzio è il segno

di uno spazio vuoto o immobile – morto o assopito – al contrario del suono, che è il

Page 153: Esperienze in Musicoterapia Vol II

151

segno di uno spazio pieno o in movimento. I rumori della natura mi informano sui

suoi movimenti, i suoni prodotti dagli uomini sulla loro presenza e la natura di tali

suoni sull’attività che stanno svolgendo […] Sento la presenza di uomini che stanno

facendo qualcosa. I suoni che odo costellano lo spazio e mi consentono di integrarmi

in esso. Nella dimensione temporale, la musica modifica ancor più la coscienza del

proprio essere. In quanto architettura del tempo, gli conferisce una densità diversa da

quella quotidiana, una materialità insolita o di un altro ordine. La musica indica che

qualcosa sta succedendo; che il tempo è occupato da un’azione in svolgimento,

oppure che un certo stato regna sugli esseri. Ne è un esempio il rullo del tamburo che

risuona nel circo mentre il trapezista esegue un salto mortale […] A questo livello

assai elementare dell’organizzazione temporale attraverso la musica se ne sovrappone

un altro che è un’autentica architettura del tempo. Le musiche di possessione non si

servono solo, contrariamente a ciò che si ritiene di solito, della ripetizione e

dell’accumulazione. Le divise musicali sono degli enunciati melodici o ritmici e

quindi delle forme temporali, suscettibili di variazioni e di ornamenti, che si

susseguono nel corso della cerimonia, formando delle sequenze che assolvono una

funzione di rinnovamento e di sviluppo del tempo musicale senza tuttavia intaccarne

l’unità, dal momento che i vari brani che si concatenano appartengono tutti ad un

unico genere. Trasformando pertanto in varia maniera il modo di sentire il tempo e lo

spazio, la musica modifica il nostro “essere nel mondo”.

La risonanza affettiva suscitata dalla musica – per lo meno da certe musiche – in

qualsiasi individuo costituisce un ulteriore aspetto dello sconvolgimento da essa

operato nella coscienza. La capacità della musica di risvegliare associazioni emotive

e di ricreare situazioni che coinvolgono l’intera sensibilità dell’essere è unica,

determinando uno stato interiore accompagnato da rapporti con il mondo in cui

prevale l’affettività. Quando raggiunge le vette dell’arte, infine, la musica suscita un

sentimento di totale adesione dell’io a quanto sta accadendo intorno, e opera in tal

senso un’ulteriore trasformazione della struttura della coscienza, attuando un

particolarissimo rapporto dell’io con il mondo. Queste osservazioni assai sommarie

Page 154: Esperienze in Musicoterapia Vol II

152

servono unicamente a ricordare che la musica modifica profondamente e a vari livelli

la coscienza di sé e del proprio rapporto con il mondo»122.

«Si potrebbe sostenere che l’espressione musicale è il prodotto di una continua

dialettica fra cultura e processo cognitivo. L’esecuzione musicale è l’applicazione di

una sintassi di suoni, che da un lato riverbera sul contesto sociale, riproducendo come

in una sorta di metafora i fondamentali princìpi e schemi logici della cultura,

evocando significati e provocando piacere estetico – in sostanza si godrebbe della

musica in quanto essa ci conferma in modo sostanzialmente inconscio essenziali

valori culturali - dall’altro interagisce col sistema cognitivo, generando emozioni

che oltre ad avere un intrinseco valore ‘estesico’ possono essere considerate il vero

fattore dinamico del ‘discorso’ musicale»123.

«La relazione fra tensione emotive e musica è molto complesso, anche perché i

fenomeni emozionali sono di per sé difficili da comprendere ed estremamente vari.

Soprattutto il rapporto emozione e musica è complicato dal fatto che “oltre a

provocare reazioni emotive negli ascoltatori, i brani di musica sono anche in grado di

rappresentare emozioni secondo modalità riconoscibili da coloro che li ascoltano

[…]. Spesso può addirittura accadere che l’emozione rappresentata coincida con

l’emozione indotta” (Dowling, Harwood, 1986, pp. 202-3). Come può la musica

evocare e suscitare emozioni?[…]. Va sottolineato come molti studi abbiano

dimostrato che anche le reazioni emotive musicali, almeno quelle più intense,

coinvolgono il sistema neurovegetativo […]. Secondo Berlyne (1971), il principale

processo soggiacente alla scelta personale di musica sarebbe il desiderio di ogni

organismo di sottoporsi a un moderato livello di eccitazione. In questo senso, più la

musica è complessa e imprevedibile – cioè, più interruzioni di schemi cognitivi

provoca –, e più eccitazione produce. Naturalmente, il livello di eccitazione è

proporzionale al grado di competenza musicale dell’ascoltatore e si mantiene

comunque all’interno di determinate soglie: se la musica è troppo complessa, diventa

fastidiosa o addirittura incomprensibile, se è troppo semplice e prevedibile non 122 Vedi G. Rouget, Musica e trance: i rapporti fra la musica e i fenomeni di possessione, 1986, pp.164-169; 123 Vedi F. Giannattasio, 1998, p. 273;

Page 155: Esperienze in Musicoterapia Vol II

153

produce eccitazione […]. Un limite forse di queste teorie e delle ipotesi che ne

conseguono è che esse si basano soprattutto su una dimensione della musica propria

del mondo occidentale, in cui la dicotomia produttore/ascoltatore è particolarmente

sviluppata. Potrebbe rivelarsi estremamente utile sperimentare a fondo la loro

applicazione in contesti musicali folklorici ed etnici, dove i rapporti tre produzione e

fruizione, reazione individuale e collettiva, tradizione e innovazione sono

sostanzialmente diversi […] Si tratta di campi ancora largamente inesplorati»124.

«La ricerca etnomusicologica, come a volte succede, ha sollevato più problemi di

quanti non ne abbia risolti sulla biologia del fare musica. Essa si è interrogata su temi

inerenti alle strutture musicali universali, elementari, sui processi di apprendimento e

sulle reazioni emozionali, temi a partire dai quali potrebbe essere possibile fondare

una teoria coerente delle basi biologiche del fare musica, soprattutto perché ha

svelato una diversità delle percezioni umane, delle definizioni della musica e delle

risposte affettive che non possono essere spiegate in termini naturalistici»125.

«L’importanza attribuita alla tonalità calcolata in modo matematico, alla

consonanza e alla dissonanza nella musica tonale in Europa dopo il XVII secolo è il

risultato, così sembra, di una scelta culturale, e non di uno sviluppo inevitabile

nell’evoluzione della capacità umana del fare musica secondo parametri

biologicamente determinati. Le definizioni e le misurazioni dell’attitudine musicale

delle persone sono elementi specifici della cultura. La competenza musicale dei

bambini non procede in tutte le culture in base a una sintassi universale, essa si

sviluppa in modi diversi in culture musicali diverse. I significati di suoni musicali e

‘linguaggi’ simili variano enormemente da cultura a cultura e da individuo a

individuo in funzione dell’esecuzione, dello status e del ruolo degli esecutori e dei

partecipanti. Sebbene la risonanza corporea sia un prerequisito di un’efficace

comunicazione musicale, non vi è prova convincente che gli stessi pattern musicali

abbiano lo stesso significato per le persone educate nella stessa società, per non

parlare di coloro che sono cresciuti in tradizioni culturali diverse. Né vi è prova che

124 Id. pp. 268-272; 125 Vedi T. Magrini, 2002, p. 230;

Page 156: Esperienze in Musicoterapia Vol II

154

melodie, ritmi e timbri particolari siano in grado di provocare stati alterati di

coscienza quali trance o sensazioni generiche di gioia, tristezza o nostalgia»126.

«La ricerca etnomusicale ha anche contribuito a portare argomentazioni a

sostegno di una competenza musicale specifica della specie. Per esempio, gli studi

della prassi musicale nell’Africa subsahariana e nel Sudest asiatico mostrano come

presso comunità con sistemi culturali che tengono in gran conto la competenza

musicale generale, tutti gli esseri umani normali sono capaci di danzare, cantare e

suonare strumenti. Questi fatti possono essere interpretati in tre modi:

1) l’abilità musicale è acquisita indipendentemente dalla biologia umana: la

musica è un fatto sociale, […] l’abilità di capire la musica e di partecipare alla sua

esecuzione dipende in larga misura dall’enfasi assegnata all’attività musicale in un

sistema culturale, e dalle opportunità di partecipare al fare musica;

2) l’abilità musicale è ereditata geneticamente;

3) l’abilità musicale è specifica di tutti gli esseri umani normali ed è parte del

loro programma biologico»127.

«Per quanto un sistema musicale e le risposte delle persone all’esecuzione

possano essere costrutti culturali, bisogna tenere presente alcuni processi biologici

relativamente invariabili. Naturalmente, nessuno di questi processi in sé può essere

peculiare del fare musica, ma la tempo stesso un approccio riduzionistico non potrà

spiegare l’unicità del fare musica in quanto esperienza umana»128.

«Il crescente interesse verso la biologia del fare musica, soprattutto da parte di

neurologi, psicologi, psichiatri, non è stato suscitato dalla fede nel determinismo

biologico, quanto piuttosto dalla convinzione che una migliore comprensione delle

interazioni fra biologia umana e le culture musicali possa esercitare un benefico

influsso sullo sviluppo del fare musica nella società umana. Le convenzioni sociali e

musicali possono aiutare alcune persone a fare musica ma ostacolarne altre,

soprattutto a causa dell’eredità biologica […]. La deformità del tronco e delle gambe,

come per esempio cifosi e rachitismo, potevano influire sul fare musica se l’attività 126 Id. pp. 231-232; 127 Id. p.232; 128 Id. p. 236;

Page 157: Esperienze in Musicoterapia Vol II

155

musicale aveva a che fare con la danza: in alcune società africane i gobbi parevano

quasi spinti a superare il loro senso di disabilità fisica tramite la passione per la danza

e il canto a questa associato, mentre i rachitici tendevano ad esprimere musicalmente

se stessi tramite strumenti che prevedono l’uso della parte superiore del corpo, quali

cetre, lire, arpe arcuate. Una delle caratteristiche più sorprendenti di molte società

tradizionali africane era che le persone fisicamente handicappate parevano servirsi in

modo positivo della musica e della danza per superare ogni stigma di anormalità

sociale […].

Una migliore comprensione di tutti gli aspetti della biologia del fare musica

potrebbe contribuire alla pratica e alla teoria della musicoterapia […]. Il potenziale

musicale rispetto alla crescita umana non può essere utilizzato del tutto finché non si

sia compreso meglio il biogramma delle possibili reazioni fra corpo sociale e corpo

fisico, musica, affetto, mente e cervello, e finché non si arrivi a una teoria più

generale del fare musica che concili le strutture di un fenomeno culturale con i suoi

fondamenti biologici»129.

«Benché vi siano argomenti attraenti a favore dei fondamenti biologici di certi

comportamenti umani che possono essere chiamati ‘musicali’, vi sono seri problemi

nell’identificare le loro forme. Questa complicazione è dovuta in parte alla diversità

dei sistemi musicali che gli etnomusicologi hanno scoperto, in parte alla difficoltà

insita nell’individuare universali musicali di qualsiasi tipo, e in particolare al fatto che

sembra necessario dimostrare che si sono sviluppati muscoli e capacità cognitive

adatti alla musica»130.

Funzioni della musica

«Quando parliamo degli usi della musica ci riferiamo ai modi in cui la musica

viene impiegata nella società umana, alla pratica ed agli esercizi musicali considerati

isolatamente o in rapporto ad altre attività […] La funzione riguarda le ragioni

dell’impiego della musica in una particolare situazione e più specificamente il fine

129 Id. pp. 241-243; 130 Id. p. 250;

Page 158: Esperienze in Musicoterapia Vol II

156

generale che s’intende realizzare […] Nella letteratura etnomusicologica si trovano

altre definizioni sulla funzione della musica che insistono sulla integrazione tra

musica, da un lato, e tutti gli altri aspetti della vita nelle società incolte, dall’altro.

Questa integrazione non si verifica nella società occidentale»131.

«La musica viene usata sia per integrare un certo numero di attività sia come

parte fondamentale di attività che perderebbero valore se non fossero accompagnate

dalla musica. Con ogni probabilità nessun’altra attività culturale dell’uomo si estende

quanto la musica oppure condiziona, formalizza e controlla il comportamento

umano».

«Cercando di scoprire gli scopi o funzioni della musica in generale, vorrei

proporre dieci funzioni principali che ricorrono nelle diverse culture musicali:

Espressione delle emozioni. Sono molte le prove che confermano che la musica

funziona, ai vari livelli, come mezzo per esprimere le proprie emozioni […] La

musica sembra essere strettamente vincolata alle emozioni […] La musica può

funzionare come meccanismo di liberazione delle emozioni per un gran numero di

persone che agiscono insieme […] Una funzione importante della musica è dunque

rappresentata dall’opportunità di esprimere una varietà di emozioni, la liberazione di

pensieri ed idee che non potrebbero essere espresse in altro modo, la correlazione di

emozioni e musica, il bisogno di risolvere i conflitti sociali, le ostilità sentite in seno

al gruppo […]. Funzione del godimento estetico. Il problema estetico legato alla

musica non è di facile soluzione e riguarda sia il produttore che il consumatore di

musica […]. Musica ed estetica sono associate nella cultura occidentale come in

quella araba, indiana, cinese, giapponese, coreana, indonesiana, e via dicendo. Ma è

dubbio se questa relazione valga anche per le culture delle popolazioni incolte. A

questo punto […] è sufficiente dire che la funzione del godimento estetico è operante

in un buon numero di culture e che probabilmente l’analisi successiva potrà estendere

questo numero. Funzione di intrattenimento. La musica ha una funzione di

intrattenimento in tutte le società […]. Sarebbe bene distinguere tra intrattenimento

‘puro’, caratteristico della musica occidentale, ed intrattenimento accoppiato ad altre

131 Vedi A. P. Merriam, 1983, pp.15-212;

Page 159: Esperienze in Musicoterapia Vol II

157

funzioni, caratteristico delle società incolte. Funzione comunicativa. […] anche se

sappiamo che la musica comunica qualcosa, non conosciamo esattamente cosa sia né

come avvenga questa comunicazione. La musica è un linguaggio universale in quanto

assume le caratteristiche della cultura di cui è parte […]. Funzione della

rappresentazione simbolica. Ormai sappiamo con certezza che la musica funziona in

tutte le società come rappresentazione simbolica di qualcos’altro: idee o

comportamenti […]. Funzione della risposta fisica. Esiste qualche perplessità nel

definire questa ‘funzione’, poiché è dubbio se la risposta fisica possa o debba essere

classificata come funzione sociale. Comunque il fatto che la musica stimoli la

risposta fisica è da tutti riconosciuto, sebbene questa risposta possa essere legata a

convenzioni culturali. L’invasamento, per esempio, è stimolato dalla musica eseguita

in momenti e condizioni particolari; senza di esso alcuni riti religiosi non avrebbero

alcuna validità. La musica stimola, eccita e canalizza il comportamento della folla;

incoraggia le reazioni fisiche dei guerrieri e dei cacciatori. La produzione di risposte

fisiche è chiaramente una funzione importante della musica e dal momento che

questa ha un legame stretto con la cultura diventa superfluo definire l’origine

biologica di tale funzione. Potenziamento del conformismo e del rispetto delle norme

sociali. […] I canti del controllo sociale hanno un ruolo sostanziale in moltissime

culture in quanto costituiscono un ammonimento per alcuni membri della società, ed

in quanto stabiliscono indirettamente quale debba essere il comportamento corretto.

Questa caratteristica si trova anche nei canti usati, per esempio, durante i riti di

iniziazione quando ai giovani si insegna a distinguere i comportamenti giusti da

quelli sbagliati. Lo stesso vale per i canti di protesta. Questa è certamente una delle

funzioni principali della musica. Funzione di supporto delle istituzioni sociali e dei

riti religiosi. Anche se sappiamo che la musica viene usate in situazioni sociali e

religiose, disponiamo di poche informazioni che ci indichino fino a che punto essa

diventa supporto delle istituzioni e dei riti […] I sistemi religiosi si rafforzano grazie

ai canti che rievocano miti e leggende, ed anche grazie alla musica che ribadisce i

precetti religiosi. Le istituzioni sociali si rafforzano attraverso i canti che mettono in

risalto ciò che è giusto e ciò che è sbagliato e che quindi suggeriscono alla gente ciò

Page 160: Esperienze in Musicoterapia Vol II

158

che si deve e ciò che non si deve fare. Questa funzione della musica andrebbe

studiata in maniera più approfondita. Contributo alla continuità e alla stabilità della

cultura. Se la musica facilita l’espressione delle emozioni, dà piacere estetico,

intrattiene, comunica, stimola la risposta fisica, rafforza il consenso alle norme, alle

istituzioni sociali ed ai riti religiosi, essa contribuirà pure alla continuità ed alla

stabilità della cultura. In questo senso il suo contributo non è né maggiore né minore

di qualsiasi altra espressione culturale […]. Nello stesso tempo va detto che non sono

molte le attività culturali che danno la possibilità di esprimere le proprie emozioni, di

intrattenere, di comunicare e così via, almeno non come avviene in musica. La

musica è, in un certo senso, un’attività finalizzata all’espressione dei valori, un mezzo

attraverso cui gli aspetti della cultura vengono presentati al di là dei meccanismi

protettivi che circondano le altre attività culturali […]. Contributo all integrazione

sociale, […] la musica, additando gli elementi attorno ai quali si sviluppa la

solidarietà degli individui, funziona in effetti per l’integrazione sociale. Molti scrittori

si sono occupati di questa funzione. Nketia dice: “la musica […] soddisfa il bisogno

di partecipare a qualcosa che è a tutti familiare, dà a questo popolo la certezza di

appartenere ad un gruppo i cui componenti condividono valori, modi di vita e forme

artistiche. Dunque la musica rinnova sempre la solidarietà tribale” (1958, p.43). […]

Dunque, la musica è un punto di riferimento per i membri della società che si trovano

impegnati in attività che richiedono la cooperazione ed il coordinamento del gruppo.

Non tutta la musica ha questa funzione, naturalmente, ma ogni società tiene in vita

manifestazioni musicali al fine di favorire la solidarietà e l’unità dei suoi membri. E’

possibile che questa lista di funzioni della musica vada rivista ed estesa ma ad ogni

modo essa costituisce una sintesi del ruolo della musica nella cultura umana. La

musica è indispensabile per promuovere attività sociali; essa costituisce un

comportamento umano universale senza il quale l’uomo prederebbe la propria

identità, con tutto ciò che questo comporta»132.

«Prendere in considerazione la funzione della musica nella società è necessario

solo in quanto può aiutarci a spiegarne le strutture. Parlare degli usi e degli effetti

132 Id. pp.15-212;

Page 161: Esperienze in Musicoterapia Vol II

159

della musica, per capirne l’essenza, non ciò per cui essa è usata. Solo sapendo

esattamente cosa essa sia, potremo essere in grado di usarla e svilupparla in forme e

modi oggi impensabili, ma forse ad essa propri»133.

«La qualità essenziale della musica è il suo potere di creare un altro universo di

tempo virtuale»134.

«Può darsi che le funzioni della musica nella società siano fattori determinanti

nello sviluppo, o nell’inibizione, di abilità musicali latenti, come anche nella scelta di

concetti e materiali culturali necessari alla composizione. Non saremo in grado di

spiegare i principi della composizione e gli effetti della musica fino a quando non

comprenderemo meglio le relazioni che intercorrono fra l’esperienza umana e quella

sociale»135.

«La funzione della musica è di dare maggior vigore ad esperienze che rivestono

un particolare significativo nella vita sociale o di mettere la gente in più stretta

relazione con esse»136.

«La musica può trascendere il tempo e la cultura»137.

«La ‘dimensione’ musicale interviene nelle situazioni più diverse e, in ambito

etnologico non c’è […] un’occasione che non richieda il concorso indispensabile di

un’azione musicale. Un’analoga gamma di occasioni si potrebbe riscontrare anche

nelle società complesse occidentali […] anche se in esse le relazioni fra occasioni,

norme e funzioni della musica sono state fortemente condizionate dalla

parcellizzazione dei ruoli sociali e dalla possibilità di differire nel tempo e nello

spazio, grazie alla scrittura (i media audiovisivi), la trasmissione dei prodotti e dei

saperi musicali. Queste particolari circostanze hanno contribuito a determinare la

concezione secondo cui la musica sarebbe uno specifico comportamento creativo a

funzione prevalentemente estetica, sostanzialmente riservato a compositori ed

esecutori di mestiere […] Viceversa, in ambito di tradizione orale la funzione estetica

della musica appare, se non subordinata, comunque commisurata ad altre funzioni di 133 Vedi J. Blacking, 1986, p. 48; 134 Id. p. 48; 135 Id. p. 56; 136 Id. p. 112; 137 Id. p. 119;

Page 162: Esperienze in Musicoterapia Vol II

160

carattere prevalentemente «utilitario» ed «emozionale» (Mukarovsky, 1973, p.49).

Proprio perché la musica è un’attività altamente sensibile al contesto sociale, la

questione delle funzioni non si riduce a un problema di finalità e normative d’uso, ma

incide sulla natura stessa dei fenomeni che le diverse culture riconoscono come

musicali. I rapporti che una determinata società stabilisce tra forme, funzioni,

occasioni e modalità di esecuzione della propria musica sono l’espressione di

un’unica e indivisibile ratio musicale e questa a sua volta è il prodotto e il riflesso di

comportamenti e concetti sulla cui base tale società ordina e interpreta la realtà […]

Per questo, se vogliamo comprendere le concezioni musicali di una determinata

cultura non ci si può limitare ad analizzarne i modelli sonori e a compararli con quelli

di altre culture, a meno di non sapere che corrispondono ad analoghi concetti e

comportamenti. La questione delle funzioni è meno semplice di come potrebbe

sembrare […]. Parlare di funzioni significa formulare delle ipotesi sulle finalità del

comportamento musicale. Secondo Merriam (1983, pp.212-29) dieci funzioni

principali ricorrono nelle diverse culture musicali […] forse potrebbero essere ridotte

a tre ordini di funzioni: a) espressive, b) di organizzazione e supporto delle attività

sociali, c) di induzione e coordinamento delle reazioni sensorio-motorie. Le funzioni

espressive rinviano nel loro insieme alla questione di come la musica è in grado di

veicolare significati e di evocare o rappresentare eventi, emozioni, concetti e stati

d’animo extramusicali; questione divenuta oggetto, negli ultimi decenni, di vari studi

estetici transculturali e della semiologia della musica […] Occorre sottolineare un

aspetto importante del problema: essendo immateriale ed estremamente adattabile al

contesto, la musica è ‘pervasiva’, nel senso che estende e sovrappone la sua sfera

d’azione a quella dei diversi sistemi espressivi e comunicativi cui è associata nelle

varie occasioni e con i quali condivide una dimensione simbolica. Giustamente ha

osservato Rouget (1968, p.1344): “sarebbe veramente difficile dire, qualunque sia la

popolazione considerata, dove per essa la musica comincia e dove termina” .Uno dei

casi più evidenti di sovrapposizione è quello fra musica e lingua […] A livello

funzionale, cosa separa e distingue la musica dalla danza, dal rito, dall’azione ludica

o da quella drammatica? Fra le varie ipotesi a questo riguardo, la più suggestiva è

Page 163: Esperienze in Musicoterapia Vol II

161

forse quella espressa da Norma McLeod (1974, p.108) la quale, dopo aver osservato

che “in considerazione dell’alto numero di vincoli implicati nella musica, si potrebbe

sostenere che essa è analoga al discorso rituale” si è domandata se la musica non vada

in realtà considerata una “sindrome comportamentale derivata dal rito ed estesasi ad

aree meno complesse dell’esistenza umana”. Tale ipotesi conduce direttamente a

prendere in esame la seconda categoria di funzioni. Le funzioni di organizzazione e

supporto delle attività sociali si esplicano nelle occasioni comunitarie (rituali-

cerimoniali, ludiche, lavorative ecc.) dove ‘l’ordine’ musicale viene anche utilizzato

per inquadrare, sincronizzare e in definitiva socializzare i comportamenti individuali

[…] Il simbolismo musicale consiste in una sorta di rappresentazione sintetica dei

ruoli e degli schemi di organizzazione sociali. Questa concezione, espressa anche

nelle funzioni di Merriam , è piuttosto diffusa fra gli etnomusicologi e gli antropologi

della musica (al riguardo confronta anche Blacking, 1986, p.113) [...] Quel che è

certo è che la dimensione musicale interagisce sempre, e in modo sensibile, con il

contesto e in particolare con gli schemi di comportamento dei partecipanti all’azione,

indipendentemente dal ruolo più o meno attivo che ad essi spetta nell’esecuzione

musicale. Un’indicazione significativa a questo riguardo si ritrova nel terzo ordine di

funzioni. Le funzioni di induzione e coordinamento delle reazioni sensorio-motorie si

collocano in realtà a metà strada fra le prime due classi, in quanto rinviano:

- agli specifici schemi cinetici connessi all’evento musicale e in particolare

all’esecuzione strumentale, all’ascolto ‘partecipante’, ai canti di lavoro e alla danza;

- alle modalità secondo cui la musica interagisce con i meccanismi automatici

e volontari del corpo umano, concorrendo fra l’altro a reazioni cinestesiche ed

emotive che incidono nel processo di simbolizzazione e possono anche contribuire

all’induzione di stati alterazione della coscienza.

[…] Si deve all’antropologia della musica l’avvio di una completa e sistematica

dei rapporti fra musica e movimento, che tenga conto anche delle risposte fisiche

dell’organismo umano al suono organizzato e delle sue implicazioni a livello neuro-

fisiologico e psicologico. Non a caso, già nel manuale di Antropologia della musica

di Merriam (1983) un capitolo significativo è dedicato appunto al comportamento

Page 164: Esperienze in Musicoterapia Vol II

162

fisico legato alla produzione e all’organizzazione del suono. Sarà poi un altro

esponente dell’antropologia musicale, John Blacking, a inserire definitivamente la

questione in una più generale Anthropology of the body (1977), e lo psicologo ed

etnomusicologo inglese John Baily, a fornire la valutazione più puntuale dei problemi

interpretativi insiti nel rapporto musica-movimento […]. Gli aspetti ritmici sono

quelli che si prestano più naturalmente a tale tipo di indagine. Non a caso, il rapporto

suono/movimento è all’origine di molte metafore relative al ritmo […]. Il rapporto fra

strutture musicali e schemi motori può avere risvolti ancora più complessi se ci si

riferisce alle modalità, non tutte ancora chiarite, secondo cui la musica interagendo

con i meccanismi automatici e volontari del corpo umano – ad esempio innescando

alterazioni della respirazione, del battito cardiaco ecc. -, induce reazioni cinestetiche e

agisce nel campo emozionale […]. A questo proposito va ricordato come, accanto

alle modalità strettamente acustiche (ovvero neuro-sensoriali) della percezione

musicale, i suoni possano anche essere assorbiti direttamente dal corpo, attraverso le

vie scheletriche e muscolo-cutanee. “E’ noto come toni gravi siano preferenzialmente

localizzati alle parti declivi del nostro corpo, e toni acuti al collo e alla testa, con

possibilità di sensazioni intermedie” (Postacchini, 1985, p.156). Ma certamente il

risvolto più eclatante e oscuro di questo nesso funzionale fra musica e

comportamento psico-fisico, riguarda il ruolo che il suono organizzato sembra avere

nell’induzione di stati alterati di coscienza, all’interno di riti a sfondo terapeutico-

religioso praticati, in forme diverse, da tutte le società e culture tradizionali. In

conclusione, va sottolineato che anche la distinzione tra funzioni espressive, di

organizzazione sociale e di induzione sensorio-motoria è soprattutto un espediente

analitico. Nella pratica musicale, fra i tre ordini di funzioni non vi è un’effettiva

soluzione di continuità, ma piuttosto si assiste al prevalere di un ordine rispetto agli

altri a seconda delle occasioni in cui la musica è impiegata, del diverso peso che

assumono le componenti ritmiche, melodiche e poetiche (laddove si tratti di testi

cantati)»138.

138 Vedi F. Giannattasio, 1998, pp. 207-218;

Page 165: Esperienze in Musicoterapia Vol II

163

«Nella seconda metà del secolo scorso, sotto l’influenza del funzionalismo

fondato in antropologia da Malinowski e Radcliffe-Brown e adottato in

etnomusicologia da Merriam, gli studiosi si sono dedicati all’indagine sui valori

sociali connessi alla vita musicale in una determinata comunità, attraverso una vasta

gamma di aspetti connessi al suono […]. Fin dall’inizio si è rivelato però difficoltoso

interpretare tutti gli aspetti dell’evento sonoro alla luce di un solo concetto e si è

quindi introdotta la distinzione fra funzione […] e uso […]. La differenziazione fra i

ruoli connessi all’attività musicale, comunque si è rivelata spesso fortemente

problematica […]. Quando si parla oggi di funzioni nel campo etnomusicologico, si

intende la parola nel senso ben più ampio dei ruoli svolti dall’attività musicale

nell’esistenza individuale e sociale […]. Bisogna tenere conto della molteplicità dei

punti di vista che possono essere applicati al fenomeno musicale […] la musica

agisce in un certo contesto o in una data società in un’ampia varietà di modi […] la

musica può essere dotata di multifunzionalità, un concetto che ci può essere molto

utile per trattare l’ampia gamma dei compiti affidati all’attività sonora nell’esistenza

delle società umane […] il contesto è un elemento di particolare valore per

comprendere ruoli e significati dell’azione sonora […]. Secondo Bruno Nettl la

musica sarebbe espressione o riflesso o risultato diretto dei valori centrali di una

cultura […] la musica esprime in forma astratta i valori centrali di maggior rilievo

nelle singole culture […]. L’ipotesi che i valori culturali abbiano il ruolo di esprimere

i valori centrali dei diversi tipi di società è stata ampiamente condivisa all’interno

dell’antropologia culturale ed è stata applicata anche al mondo sonoro. Ma va

sottolineato che la musica ha la possibilità di andare oltre la rappresentazione dei

valori di una cultura percepibili attraverso le sue istituzioni sociali: se da una parte è

vero che i sistemi musicali sono connessi alle istituzioni sociali, essi non ne sono il

mero epifenomeno. Il rapporto fra musica ed istituzioni sociali è dialettico, dinamico

e altamente problematico e soprattutto è raramente verbalizzato e pone pertanto

difficili problemi di interpretazione […]. La diversità delle posizioni espresse in

questi e altri studi sulla musica intesa come fenomeno culturale prodotti nella

seconda metà del secolo XX può essere ben riassunta affermando che il suo ruolo

Page 166: Esperienze in Musicoterapia Vol II

164

varia a seconda che, come sostiene Daniel Neuman, la musica sia considerata come

“una componente di un sistema socio-culturale” che “influenza ed è influenzata da

altri elementi”, oppure “modello, un microcosmo o un riflesso di un sistema

socioculturale”, o infine una sorta di “commento, lettura o esegesi di un sistema

socioculturale” […]. E’ evidente che, a seconda del modo in cui lo consideriamo, il

fenomeno sonoro si presta ad assumere i ruoli più multiformi nelle società umane,

talora associando a sé una pluralità di effetti, ed è quindi estremamente difficile

riuscirne a cogliere tutta la varietà e seguirne le dinamiche […]. La finalità di base

della musica potrebbe essere riconosciuta nell’attivazione di uno specifico regime di

comunicazione, riservato a particolari tipi di espressione (normalmente non attuabili

in assenza della musica), e nell’articolazione di una durata temporale destinata spesso

a contenere, oltre la pura azione sonora, eventi ulteriori: un’azione verbale (la

comunicazione di un testo di un canto), gestuale (la danza), sociale (un rito) […].

Rilevante è notare che l’elemento musica evidenzi comunque l’attivazione di un

regime di comportamento e comunicazione specifico in cui parole e gesto assumono

significati particolari. Questo ruolo della musica è funzionale all’organizzazione della

vita sociale ed è variabile nelle diverse società»139.

Moventi e costanti del comportamento musicale

«La ricerca etnomusicale ha esteso le nostre conoscenze sui diversi sistemi

musicali del mondo, ma non è ancora giunta a ridefinire la musicalità umana così

come sarebbe richiesto da queste conoscenze »140.

«Abbiamo bisogno di sapere quali suoni e quali tipi di comportamento le diverse

società hanno scelto di chiamare musicali. Fino a quando non ne sapremo di più, non

potremo iniziare a rispondere al quesito “Come è musicale l’uomo?”»141.

«Le norme del comportamento musicale non sono convenzioni culturali arbitrarie

e le tecniche musicali non sono paragonabili ai progressi della tecnologia. Il

comportamento musicale può riflettere i diversi livelli di coscienza delle forze sociali 139 Vedi T. Magrini, 2002, pp. 170-184; 140 Vedi J. Blacking, 1986, p. 28; 141 Id. p. 28;

Page 167: Esperienze in Musicoterapia Vol II

165

e sia le strutture che le funzioni della musica possono essere ricondotte alle basilari

pulsioni umane ed al bisogno biologico di mantenere un equilibrio fra esse […] La

principale funzione della musica nella società e nella cultura è di promuovere

un’umanità armoniosamente organizzata, innalzando il livello di coscienza degli

uomini»142.

«Sulla conoscenza dei fondamentali moventi e delle costanti del comportamento

musicale umano l’etnomusicologia può portare il suo contributo più consistente, già

oggi e nel prossimo futuro» 143.

«Il comportamento musicale, per la sua diffusione universale, può essere

considerato “un tratto peculiare della specie umana” (Blacking, 1986, p.30) e come

tale lascia supporre l’esistenza di procedimenti invariabili. […]. Se ci si pone in una

prospettiva cognitiva il ‘fare musica’ non consiste soltanto nel produrre suoni in

modo organizzato e secondo un determinato fine, ma implica una serie di operazioni

complesse come ascoltare, pensare, comprendere, apprendere, ricordare, provare

emozioni e, in ultima istanza, agire. A questo complesso sistema di operazioni la

psicologia cognitiva della musica si propone di applicare il paradigma teorico detto

dell’information processing (elaborazione dell’informazione), in base al quale è

possibile studiare “come il cervello percepisce e struttura l’informazione che riceve

dal mondo esterno, come tale informazione viene rappresentata nella memoria e

come è recuperata quando necessita per il comportamento” (Harwood, 1976 p.524).

In questa prospettiva, la dicotomia struttura/funzioni rischia di essere effettivamente

insufficiente e poco operativa, in quanto “il processo di comprensione e di

coinvolgimento nel comportamento musicale può rivelarsi più universale di una

qualsiasi azione o conoscenza musicale”»144.

«Ecco alcune recenti ipotesi emerse dagli studi cognitivi sull’elaborazione

dell’informazione musicale: si considerino innanzitutto le principali fasi

dell’information processing della musica. Scrivono Dowling e Harwood (1986, p.4):

142 Id. p. 113; 143 Vedi F. Giannattasio, 1998, p. 12; 144 Id. p. 523;

Page 168: Esperienze in Musicoterapia Vol II

166

“I nostri sistemi sensori ricevono l’informazione dal mondo esterno. Le

sensazioni sono filtrate attraverso processi percettivi che concentrano l’attenzione

sugli eventi importanti […]. I suoni e le azioni musicali degli altri sono stimoli

ambientali importanti – in quanto di significativo hanno per noi – che vengono

percepiti sensorialmente dalle nostre orecchie e dai nostri occhi e interpretati nel

contesto della nostra memoria. Gli studi sulla percezione musicale e sulla memoria

suggeriscono che l’information processing implicato è flessibile e sensibile al

contesto. Esso dipende sostanzialmente dalla nostra familiarità con l’informazione da

comprendere, dal fine che stiamo perseguendo e dal grado di complessità

dell’informazione sensoriale […]. Il risultato finale della nostra capacità di percepire,

ricordare, concettualizzare e agire in rapporto all’informazione musicale è la

formazione di strutture interiori, o schemi, per rappresentare e riprodurre una

conoscenza musicale più complessa. Anche gli schemi sono flessibili. Essi

certamente cambiano quanto più diventiamo vecchi o quanto più cresce la nostra

familiarità con le tradizioni musicali”. In sostanza il processo consiste nel

raggruppare le informazioni percepite secondo categorie che consentano un loro

immagazzinamento nella memoria e un loro riutilizzo nella comprensione e nel

compimento di nuove esperienze musicali. Quanto alle modalità di formazione di tali

schemi interiori, in via del tutto generale si può dire che si tratta di un meccanismo di

analisi/sintesi che consente di operare serie di discriminazioni significative. Come

hanno scritto Howell, Cross, West (1985, p.44):

“La schematizzazione della musica implica per lo meno un’identificazione di

quali elementi vanno insieme, di dove intervengono le disgiunzioni, e l’inclusione di

elementi e gruppi di elementi in classi gerarchiche. Richiede inoltre l’identificazione

di elementi che sono percepiti come strutturalmente importanti in opposizione ad altri

che sono in qualche modo degli abbellimenti”. La maggior parte degli studiosi

(Meyer, 1956; Imberty, 1986; Deutsch, 1982; Howell, Cross, West, 1985; Dowling,

Harwood, 1986) ritiene valido anche per la musica un concetto della Gestalttheorie

generalmente applicato alla percezione visiva, secondo cui gli stimoli si

raggrupperebbero in configurazioni sulla base di alcuni semplici princìpi:

Page 169: Esperienze in Musicoterapia Vol II

167

a) il principio di prossimità, per cui si tende ad associare assieme elementi

contigui (nel caso dei suoni può essere una contiguità nel tempo o di altezza);

b) il principio di continuità, per il quale si tendono a considerare come un

insieme elementi sonori che seguono una regola comune;

c) il principio di similarità, che interviene dove non si possono rilevare

contiguità o regole comuni (ad esempio per successioni di suoni timbricamente

affini);

d) il principio di regolarità, per cui si ha la tendenza a raggruppare gli eventi

sonori sulla base della loro uniformità (ritmica, melodica, armonica ecc.);

e) il principio di simmetria, per cui nella percezione sono privilegiati

raggruppamenti (ritmici, melodici ecc.) simmetrici a gruppi a gruppi asimmetrici;

f) il principio di complementarietà (common fate) per cui si colgono i diversi

elementi nelle loro relazioni reciproche e si è in grado, col variare di un elemento

(ripetizione, trasposizione, modulazione ecc.), di prevedere come tale cambiamento si

rifletta nell’insieme.

Pur avendo portata generale, tali principi si adattano al contesto, nel senso che da

una parte si conformano alle regole e alle modalità di organizzazione dello specifico

sistema musicale, dall’altra possono combinarsi diversamente da una cultura all’altra

e, all’interno di una stessa cultura, da un’epoca all’altra. Questi princìpi di

discriminazione sono anche alla base dei meccanismi evocativi ed emozionali della

musica […] Sembra che sia l’evocazione che l’emozione siano connesse al rapporto

fra variazione e ripetizione, che ha un’importanza basilare nel meccanismo di

negazione o di conferma delle aspettative musicali»145.

«Mentre la natura specifica del fenomeno musicale varia da una società all’altra,

essa è presente dappertutto. Al ragionevole dubbio se sia possibile comprendere e

spiegare fino in fondo il fenomeno musicale, si può rispondere osservando come lo

scarto fra descrizione dei fenomeni e definizione dei comportamenti ritenuti musicali

è oggi riempito da un campo di ipotesi, per quanto fluttuanti, in continuo

aggiornamento. I confini di tale campo di ipotesi, aperto e continuamente alimentato

145 Id. pp. 266-268;

Page 170: Esperienze in Musicoterapia Vol II

168

dall’etnomusicologia, sono gli universali del comportamento musicale. Dai risultati

che cominciano ad emergere, si può ritenere di essere ormai sulle tracce dell’homo

musicus. L’obiettivo, per quanto ambizioso, è davvero affascinante […] Certamente

si è ancora lontani da tale obiettivo»146.

«Come mai un’attività come la musica, che è apparentemente svincolata dalle

necessità basilari dell’uomo, è coltivata da tutte le popolazioni del mondo? A quali

tipi di bisogno risponde l’invenzione e la reinvenzione della musica nei diversi luoghi

della terra? Come mai la produzione sonora assume in ogni luogo forme

differenziate, dimostrando in questo modo di essere oggetto di un’attività creativa

molto articolata?»147.

«La concezione della musicalità è un’esperienza più profonda e viscerale di

qualsiasi altro elemento acquisito culturalmente, […] la partecipazione all’esecuzione

(ascoltando attentamente o suonando realmente) può coinvolgere il sistema

sensomotorio del corpo in modo tale che le risposte delle persone alla musica siano

avvertite come espressione della parte più profonda del loro essere nonché come

elemento intrinseco della loro natura umana. Dato che sono letteralmente stimolati,

sia internamente che esternamente, dalla partecipazione all’esecuzione musicale, essi

possono diventare più consapevoli del corpo umano e del suo repertorio di sensazioni

ed emozioni»148.

«Si può ipotizzare che ‘l’intelligenza’ musicale sia una capacità specifica della

specie, la cui comparsa nella filogenesi umana è anteriore rispetto al linguaggio

parlato, che venga espressa con modalità di pensiero e di comunicazione non verbale

ora considerate tipiche dell’elaborazione nell’emisfero destro del cervello, e che il

suo valore per la sopravvivenza non sia stato soppiantato, poiché consente alle

persone di trascendere le risposte immediate all’ambiente e di creare strategie

immaginative secondarie»149.

146 Id. pp. 273-74; 147 Vedi T. Magrini, 2002, p. 169; 148 Id. p. 236; 149 Id. p. 251;

Page 171: Esperienze in Musicoterapia Vol II

169

Riassumendo possiamo dire che la musicoterapia è sensibile alle seguenti

tematiche presenti nella ricerca etnomusicologica:

1) La comprensione della musica, di tutta la musica in quanto attività

espressiva umana universale, per una definizione epistemologica ampia della

componente ‘musica’ all’interno dell’ambito musicoterapeutico;

2) La ricerca dei principi generali sul comportamento musicale, sui processi

cognitivi, sociali, ed espressivi della musica per una comprensione più completa

possibile dei vari aspetti connessi alla produzione e alla fruizione dei fenomeni

musicali;

3) Gli studi rivolti al ruolo del contesto e della cultura, quindi all’importanza

dell’ambiente sociale e culturale nella strutturazione dell’individuo, dei modelli

espressivi e di tutti quegli aspetti della musica e della terapia che sono connessi ai

modelli culturali;

4) La documentazione degli usi terapeutici della musica presenti nel mondo,

per avere un’ampia visione del fenomeno e perché la conoscenza di altre pratiche

obbliga a ripensare il proprio ambito.

L’apporto dell’etnomusicologia alla musicoterapia è quindi essenzialmente di

natura teorica. Gli studi etnomusicali arricchiscono la pratica musicoterapeutica

occidentale offrendo l’opportunità di un allargamento delle conoscenze, che si

riflette sulla modalità di approccio nel fare musicoterapia. Conoscenza finalizzata ad

una maggiore consapevolezza dei nostri valori musicali e all’adozione di una

prospettiva transculturale oggi necessaria.

Un contributo importante riguarda proprio il rapporto dell’individuo e dei

fenomeni musicali con la cultura, infatti non si può ignorare il significato simbolico

del suono, secondo associazioni e significati che sono culturalmente sottesi.

«L’etnomusicologia analizza e spiega la musica come espressione, attraverso i suoni,

dell’esperienza umana nel contesto di diversi tipi di organizzazione sociale e

culturale» (Blacking, 1986, p.51).

Page 172: Esperienze in Musicoterapia Vol II

170

Conoscere e capire il modo di fare musica in culture differenti porta ad avere una

maggiore consapevolezza sul rapporto fra musica, contesto e cultura, perché, come

afferma Blacking (1986, p.89): «i sistemi operativi sono universalmente dati, mentre i

modelli espressivi sono culturalmente acquisiti».

Così gli studi etnomusicali possono aiutare i musicoterapeuti a non cadere in facili

pregiudizi, ad esempio quello di considerare le musiche extraeuropee come ‘altre’

musiche, a saper accogliere le più diverse espressioni musicali, ad accedere ad un

nuovo mondo musicale e ad una più profonda comprensione della ‘nostra’ musica.

Aiuta quindi ad essere consapevoli dell’insieme dei propri valori musicali (repertori,

tecniche compositive ed esecutive, gusto e abilità musicali), che sono indotti

dall’ambiente sociale e culturale, come suggerisce l’etnomusicologo inglese J.

Blacking dopo i suoi studi in Sudafrica: «ho iniziato a capire meglio la mia società e

a valutare meglio la mia musica» (Blacking, 1986, p.56). Nella sua esperienza con i

Venda, Blacking ha imparato che la musica non è mai una cosa a sé stante, che non

può avere significato al di fuori dei rapporti sociali: infatti risulta essere

profondamente legata ai sentimenti e alle esperienze dell’uomo in quanto essere

sociale, e il fondamento di molti processi essenziali della musica va ricercato nel

corpo umano e nei sistemi d’interazione sociale, per cui ad esempio la complessità

delle strutture della musica può essere semplicemente la conseguenza di sistemi

d’interazione sociale più rilevanti, di una più articolata divisione del lavoro e

dell’accumularsi di una tradizione tecnologica.

Altro punto a favore della ricerca etnomusicale è nella modalità di analisi del

fenomeno musicale, infatti non opera confronti meccanici fra strutture di superficie

(come scale, intervalli, ecc.), ma analizza il comportamento e la musicalità

dell’uomo. Si tratta di una ricerca comparativa che si basa sul puntuale

riconoscimento degli elementi comuni alla psiche umana e degli elementi specifici

della cultura. Ai fini di una efficace comprensione di tutti i sistemi musicali, Blacking

propone un approccio di tipo antropologico, piuttosto che un’analisi delle sole

strutture sonore prese come entità a sé stanti.

Page 173: Esperienze in Musicoterapia Vol II

171

L’etnomusicologia si propone dunque come metodo, come antropologia della

musica e del comportamento musicale. Favorisce la comprensione di come

interagiscono i fattori psicologici, sociali, culturali, insieme a fattori puramente

musicali nei processi di produzione e fruizione del suono organizzato. Di

conseguenza sia l’analisi delle sole strutture di superficie della musica, che le

descrizioni delle funzioni e degli aspetti sociali e culturali risultano poco pregnanti se

non rivelano ruolo e conseguenze nell’organizzazione del suono.

Ecco che l’ambito musicoterapeutico, per sua natura interdisciplinare, si

arricchisce dell’apporto di un altro ambito interdisciplinare, l’etnomusicologia, in

particolare per l’importanza che riveste l’ambiente, quindi la società e la cultura,

nella strutturazione dell’individuo in tutte le sue manifestazioni. Ogni nuova ricerca,

ogni nuova documentazione etnomusicale rappresenta un piccolo tassello verso la

costituzione di una ‘grande mappa’, da cui ricavare le potenzialità/capacità espressive

dell’uomo e della musica, per comprendere appieno il legame uomo-suono in tutte le

sue manifestazioni. Gli studi etnomusicali sui principi generali del comportamento

musicale rappresentano, oltreché un traguardo ambizioso, anche una fonte di grande

interesse da verificare in ambito clinico musicale. La conoscenza dei processi

fisiologici, cognitivi e psicologici universali legati alla musica permetterebbe di

sganciarsi da un sistema relativo di suoni dipendenti dalla cultura, per cogliere una

dimensione musicale dotata di nuove potenzialità comunicative.

Dalle ricerche etnomusicali sul campo possono emergere interessanti spunti di

riflessione, in particolar modo da quelle riguardanti gli usi terapeutici della musica; si

tratta di tematiche particolarmente complesse che meritano sicuramente un adeguato

approfondimento in ambito musicoterapeutico. Queste pratiche fanno sorgere

questioni estremamente rilevanti, ad esempio potrebbero far nascere nuove

prospettive sul valore terapeutico della musica nelle relazioni d’aiuto ampliando i

confini della conoscenza in generale e offrendo la possibilità di una rilettura di tali

fenomeni utile alle applicazioni a noi più vicine. Certamente non è possibile

estrapolare una certa pratica da tutta la cultura in cui è immersa, quindi non si cerca

né di ‘importare’ i riti terapeutici a sfondo musicale presenti nelle altre culture, né

Page 174: Esperienze in Musicoterapia Vol II

172

‘esportare’ la musicoterapia in altri contesti che non le sono propri. E’ possibile,

invece, considerare la musicoterapia all’interno del quadro generale delle pratiche

terapeutiche musicali presenti nel mondo, ed in questo senso è possibile fare un

confronto utile per un mutuo apprendimento. Esistono infatti molti modi in cui la

musica accompagna riti di guarigione; a questo proposito è da sottolineare che la

musica, non essendo un farmaco, acquista valore terapeutico solo se inserita

all’interno di una cornice di riferimento, un contesto o setting; infatti cambiando

l’ambiente, cioè la cornice culturale, cambia anche il significato che diamo alla

musica. Il rito è un fenomeno culturale, una dimensione dell’esperienza che abbiamo

perso, ma che è presente in molte culture tradizionali come pratica terapeutica per la

guarigione. Potremmo definirlo come un contenitore per riconoscere ed accogliere

forme di disagio, offrendo l’opportunità di risolvere gli impulsi irrazionali attraverso

uno sfogo, una forma di catarsi. La musicoterapia non può rimanere indifferente di

fronte a certe pratiche musicali a scopo terapeutico presenti in altre parti del mondo,

per quanto possano essere (o sembrare?) distanti non solo a livello geografico, ma

soprattutto a livello culturale. Si può vedere ad esempio, attraverso un piccolo stralcio

tratto da un’opera fondamentale della letteratura etnomusicologica di G. Rouget sui

rapporti fra musica e trance, quanto un culto di possessione praticato in Africa mostri

delle corrispondenze interessanti, oltreché affascinanti, tra musicista/musicoterapeuta

e posseduto/cliente:

«la posseduta è in balìa dei suonatori di tamburo, che accompagnano i suoi gesti

imprimendo loro un ritmo sempre più rapido e violento. In effetti, a partire da questo

momento si stabilisce una stretta relazione interpersonale fra il tamburino e la

posseduta. In certo qual modo questi la prende a carico: si tiene vicinissimo a lei e

non l’abbandona più, seguendo i suoi benché minimi movimenti, osservando

continuamente il suo comportamento e regolandosi su di esso per accelerare il tempo

o viceversa per rallentarlo, per scegliere le percussioni necessarie e adeguarne

l’intensità. Insufflando nella posseduta il ritmo della danza, la mantiene sotto il suo

potere e la trascina nel turbine sempre più violento della sua musica. Ma se è in grado

di dirigerla a suo piacimento, ciò è possibile perché ha saputo instaurare con lei

Page 175: Esperienze in Musicoterapia Vol II

173

un’intima intesa; se la domina e può imporle la sua volontà, è perché sa seguirla. E’

lui a dirigere il gioco, ma vi è dialogo: lui parla con la musica e lei risponde con la

danza» (Rouget, 1986 p.155).

Sono inoltre da notare le ripercussioni che possono derivare dalle ricerche

etnomusicali. Ad esempio, le ipotesi di Blacking sulle origini biologiche e sociali

della musica potrebbero ripercuotersi sul modo di valutare la musicalità e sui sistemi

di educazione musicale; potrebbero far nascere qualche nuova idea sul ruolo della

musica nell’educazione e più in generale nelle società, perché il fattore culturale si

riflette sulla concezione e sul valore accordato alla musica, quindi sui possibili effetti

e sviluppo delle attitudini musicali. Inoltre è da tenere presente il valore del contesto

come elemento per comprendere ruoli e significati dell’azione sonora.

Musicoterapia ed etnomusicologia rappresentano ognuna un intreccio di strade che

si intersecano spesso su temi centrali comuni, e che portano verso la conoscenza

dell’uomo e della musica: capire l’uomo per comprendere la musica, capire la musica

per comprendere l’uomo. Uomo e musica sono legati indissolubilmente l’uno

all’altra: «la musica è un elemento che si aggiunge alla complessità del

comportamento umano. Laddove non esistono uomini che pensano, agiscono e

creano, il suono musicale non può esistere» (Merriam, 1983, p.16). Al centro di tutto

c’è l’uomo e i suoi rapporti con gli altri uomini; uomo inteso nella sua totalità, cioè

nel suo essere biologico, sociale e portatore di cultura. Così la musica, intesa come

tratto peculiare della specie umana, prodotto di processi fisiologici e cognitivi

universali, e come sistema relativo di suoni, le cui strutture sono prodotto,

espressione e funzione di un particolare sistema sociale.

Un nodo cruciale del dialogo fra etnomusicologia e musicoterapia che merita di

essere sviluppato è quanto evidenziato da Giannattasio150 a proposito dei limiti della

musicoterapia occidentale. Innanzitutto la musicoterapia va difesa dall’accusa di

sottovalutare la complessità del comportamento musicale, anche se, come abbiamo

visto, è da riconoscere il consistente apporto etnomusicologico nella comprensione

delle componenti culturali della musica; infatti, anche se non si tratta di un tema 150 Vedi pag. 51-52

Page 176: Esperienze in Musicoterapia Vol II

174

nuovo nella letteratura musicoterapeutica,151 si presenta più ricco di connotazioni in

ambito etnomusicale. Inoltre non vi è in realtà disaccordo con Giannattasio nel

sostenere che la musica non è un farmaco e non esiste una formula valida in assoluto:

in altre parole la musicoterapia non è una ‘musicofarmacia’. Etnomusicologia e

musicoterapia sono entrambe d’accordo nel riconoscere alla musica capacità

extramusicali: provocare modificazioni comportamentali, stimolare reazioni

psicologiche e fisiologiche (sistema neurovegetativo, ritmo cardiaco, respirazione,

risposta sensorio-motoria), condizionare gli stati emotivi. Essendo una via particolare

della comunicazione che esula dalle possibilità del linguaggio parlato, la musica può

soddisfare il bisogno di sentirsi appartenenti ad un gruppo i cui componenti

condividono i valori; può offrire la possibilità di innalzare il livello di consapevolezza

delle sensazioni, delle emozioni, della partecipazione e delle relazioni all’interno del

gruppo stesso.

Certamente come musicoterapeuti è importante essere consapevoli del ruolo

giocato dalla cultura in tutte le sue innumerevoli implicazioni e l’incontro con

l’etnomusicologia si rivela in tal senso fondamentale e unico, sollevando peraltro

questioni di grande attualità: in un periodo caratterizzato dalla globalizzazione

l’etnomusicologia si pone come disciplina ponte che collega culture diverse nel pieno

rispetto e valorizzazione delle reciproche diversità e contro ogni tipo di

discriminazione. Essere consapevoli della dialettica che lega il singolo alla cultura,

come «dimensione sovraindividuale cui i singoli appartengono […] è uno strumento

per cognitivizzare e condividere il mondo, un modo per saper orientarsi nel

comportamento e per interpretare le azioni altrui e le loro conseguenze […] la cultura

riassume dunque l’orientamento di fondo di un gruppo che vive in condizioni simili

di esistenza, e si invera in ogni individualità» (Coppo, 2003, p.79). L’antropologo

Ralph Linton ha sostenuto che «la cultura è come l’acqua in cui il pesce nuota: il

pesce vede attraverso quell’acqua, ma non la vede come tale. Le culture sarebbero le

acque in cui nuotano i diversi gruppi umani; acque certo diverse tra loro per 151 Vedi concetto di ISO culturale in Benenzon, (1997 e 1998). Per ISO egli intende l’identità sonora in generale di un individuo, che non può essere separata dall’identità culturale etnica di appartenenza.

Page 177: Esperienze in Musicoterapia Vol II

175

determinate caratteristiche, ma che restano comunque varietà della stessa cosa […]. Il

pesce può diventare consapevole dell’acqua in cui nuota solo uscendone o

sperimentando acque davvero diverse» (ivi, pp.99-100).

Dal concetto di cultura ne scendono a cascata altri; alla cultura è legata la

strutturazione del singolo, dei suoi valori e comportamenti «è proprio di ogni cultura

reprimere o al contrario incoraggiare l’espressione delle emozioni, scegliendo quelle

che saranno o no valorizzate» (Rouget, 1986, p.402). Le caratteristiche della musica

variano secondo le culture: se la musica è il prodotto del comportamento umano e

l’uomo è portatore di cultura, le manifestazioni musicali sono il risultato delle

convenzioni sociali e culturali. Di conseguenza il significato della musica va sempre

messo in relazione ai comportamenti e alla cultura che l’hanno determinata. E a

proposito della valutazione, non si può non notare che si tratta sempre di una

valutazione culturale; infatti il ricercatore, per quanto cerchi di essere obbiettivo, fa

sempre parte di un sistema e di un contesto di valori.

Altri elementi della pratica musicoterapeutica immersi nel mare culturale sono i

concetti di malattia, terapia, e guarigione. Infine non si può non accogliere un

suggerimento presente sia in Blacking che negli scritti della Magrini riguardo la

comunicazione musicale, per cui la risonanza corporea sarebbe un prerequisito

efficace e il modo migliore per entrare in risonanza con un’altra persona.

Tutte queste considerazioni mi convincono del fatto che se vogliamo giungere ad

una comprensione complessiva dei fenomeni musicali è auspicabile un approccio di

tipo interdisciplinare, per riprendere il contatto con la musica nella sua interezza

attraverso le sue innumerevoli relazioni: «oggi, nessuna ricerca e nessuna azione

complessa è pensabile senza una metodica inter- e multidisciplinare» (Coppo, 2003,

p.94). E, a maggior ragione, merita di essere approfondito il dialogo e la reciproca

collaborazione fra queste due discipline, consapevoli ormai delle possibilità e dei

limiti di entrambe.

Page 178: Esperienze in Musicoterapia Vol II

176

BIBLIOGRAFIA

Baily, J

1977 Movement Patterns in Playing the Herati Dutar, in Blacking (ed.), 1977.

1985 Music Structure and Human Movement, in Howell, Cross, West (eds.),

1985.

Benenzon, R.

1997 La nuova musicoterapia, Phoenix Editrice, Roma.

1998 Manuale di musicoterapia, Borla, Roma.

Berlyne, D. E.

1971 Aesthetics and Psychobiology, Appleton-Century-Croft, New York.

Blacking, J.

1977 The Anthropology of the Body, ASA monograph n.15, Academic Press,

London.

1986 Come è musicale l’uomo? Ricordi (ed. or. How Musical is Man?,

University of Washington Press, Seattle-London, 1973).

Bourguignon, E

1968 World Distribution and Patterns of Possession States, in R. Prince (a

cura di),

Trance and Possession States, Montreal.

1983 Antropologia psicologica, Laterza, Bari.

Bruscia, K.E.

1987 Improvisational models of music therapy. Springfield, IL: Charles C.

Thomas Publishers.

Definire la musicoterapia: percorso epistemologico di una disciplina e di

una professione, Ed. Gli Archetti ISMEZ.

Carpitella, D.

Page 179: Esperienze in Musicoterapia Vol II

177

1952 Gli studi sul folklore musicale italiano, in “Società”, VIII, 3, pp.539-49.

1960 Rassegna bibliografica degli studi di etnomusicologia in Italia dal 1945

a oggi, in “Acta Musicologica”, XXXII, 2-3, pp. 109-13.

1972 L’etnomusicologia in Italia, in “Analecta musicologica”, XII, pp. 23-38.

Coppo, P.

2003 Tra psiche e culture: elementi di etnopsichiatria, Bollati Boringhieri,

Torino.

Coppo P., Giannattasio F., Misiti R.

1988 Médicine traditionelle, psychiatrie et psycologie en Afrique, in P. Coppo

(ed.), Il Pensiero Scientifico Editore, Roma.

De Martino, E.

1958 Morte e pianto rituale, Einaudi, Torino.

1959 Sud e magia, Feltrinelli, Milano.

1961 La terra del rimorso, Il Saggiatore, Milano.

Deutsch, D.

1982 (ed.) The Psychology of Music, Academic Press, Orlando.

Dowling W.J., Harwood D.L.

1986 Music Cognition, Academic Press, Orlando.

Giannattasio, F.

1998 Il concetto di musica: contributi e prospettive della ricerca

etnomusicologica,

Bulzoni editore, Roma (ed. or. 1992, La Nuova Italia Scientifica).

Harwood, D. L.

1976 Universals in Music: a Perspective from Cognitive Psycology, in

“Ethnomusicology”, XX, 3, pp.521-33.

Howell P., Cross I., West R.

1985 (eds.) Musical Structures and Cognition, Academic Press, Orlando.

Imberty, M.

1986 Suoni Emozioni significati. Per una semantica psicologica della musica,

Page 180: Esperienze in Musicoterapia Vol II

178

CLUEB, Bologna.

Kunst, J.

1959 Ethnomusicology: A Study of its Nature, its Problems, Methods and

Representative Personalities to which is added a Bibliography [3a ed. ampliata

di Musicologica, 1950], Nijhoff, The Hague.

Lewis, I. M.

1971 Ecstatic Religion. An Anthropological Study of Spirit Possession and

Shamanism, Penguin Books, Harmondsworth [trad. it. Le religioni estatiche.

Studio antropologico sulla possessione spiritica e sullo sciamanismo,

Ubaldini, Roma 1972].

Leydi, R.

1972 (a cura di) Il folk music revival, Flaccovio, Palermo.

1991 L’altra musica. Etnomusicologia, Giunti-Ricordi, Firenze-Milano.

Lortat-Jacob, B.

1977 Sémiologie, ethnomusicologie, esthétique, in “Musique en jeu”, 28, pp.

92-104.

Magrini, T.

2002 Universi Sonori: introduzione all’etnomusicologia, Einaudi editore,

Torino.

McLeod, N.

1974 Ethnomusicological Research and Anthropology, in “Annual Review of

Anthropology”, 3, pp.99-115.

Merriam, A. P.

1983 Antropologia della musica, pref. ed. it. Di Diego Carpitella, Sellerio,

Palermo

(ed. or. The Anthropology of Music, Northwestern University Press,

Evanstone, 1964).

Meyer, L.B.

Page 181: Esperienze in Musicoterapia Vol II

179

1956 Emotion and Meaning in Music, Northwestern University Press,

Evanston.

Mukarovsky, J.

1973 Il significato dell’estetica, trad. it. Di S. Corduas, Einaudi, Torino (ed.

or.

Studie z estetiky, Odeon, Praha, 1966).

Nettl, B.

1993 La musica dell’antropologia e l’antropologia della musica, in

Antropologia

della musica e culture mediterranee, a cura di T. Magrini, Il Mulino, Bologna,

pp.37-56.

Neumann, D. M.

1989 The Life of Music in North India, University of Chicago Press, Chicago.

Nketia, J. H. Kwabena

1958 Yoruba musicians in Accra. Odu 6 (June):35-44.

1962 Historical evidence in GA religious music. Ms: Presented to the IVth

International African Seminar organized by the International African

Institute.

Piaget, J.

1945 La formation du symbole chez l’enfant, Delachaux et Nieslé, Neuchâtel-

Paris.

1963 Six études de psychologie, Gonthier, Genève.

Postacchini, P.L.

1984 La psicologia della musica per la terapia, in G. Stefani, F. Ferrari (a

cura di),

La psicologia della musica in Europa e in Italia, Atti del primo Colloquio,

Bologna 27/28 aprile 1985, CLUEB, Bologna, pp.149-73.

1994 La musicoterapia tra espressione e regolazione delle emozioni, in P.

Ricci

Page 182: Esperienze in Musicoterapia Vol II

180

Bitti (a cura di), L’arte terapia tra espressione e regolazione delle emozioni, La

Nuova Italia Scientifica, Roma.

Postacchini P., Ricciotti A., Borghesi M.

1997 Lineamenti di musicoterapia, La Nuova Italia Scientifica, Roma.

Rouget, G.

1986 Musica e trance: i rapporti fra la musica e i fenomeni di possessione,

ed. it. a cura di G. Mongelli, Einaudi, Torino (ed. or. La musique et la transe,

Gallimard, Paris 1980).

Seashore, C.

1919 Measures of Musical Talents, New York, Graphone.

Page 183: Esperienze in Musicoterapia Vol II

181

AL DI LA’ DELLE PAROLE.

SUONI E TEMPI DA UNO STAGE DI MUSICOTERAPIA

M. Degli Stefani *, R. Ziglio *, L. Xodo °, G. Ferrari °.

*Psichiatra Asl 17 Monselice , Padova

°Musicoterapeuta, Associazione MusicaOltre Padova

Nelle righe a seguire si sono riportate alcune riflessioni stimolate da una esperienza

diretta effettuata in uno stage di musicoterapia.

Queste parole non sono certamente in grado di riprodurre la ricchezza e l’intensità

del materiale emerso.

Ogni incontro, quando è vero, ci parla di ciò che siamo, e nel gruppo formatosi

durante l’esperienza sonora, in alcuni momenti ,si è avvertito un “come se” ci

trovassimo davanti ad un’esperienza concreta di “corporeità nel fare terapia”.

Altri incontri ci sottolineano come la vita professionale sia segnata da incontri e

confronti con saperi diversi , dove l’apparire di linguaggi inizialmente sconosciuti,

riporti al fascino della psichiatria come area di sapere in continuo divenire.

Le prime riflessioni rimandano ad una serie di considerazioni intuitive sulla

applicazione spontanea di “musicoterapie”, provenienti dalla cultura popolare come

nel caso “..canta che ti passa..” oppure, come in molte culture, una barretta metallica

fatta vibrare tra i denti sia in grado di “...scacciare i pensieri...”. Nel pensiero

comune, quindi, una relazione più o meno stretta tra immaginario emotivo e armonia

parrebbe essere presente da lungo tempo.

Page 184: Esperienze in Musicoterapia Vol II

182

In questa linea gli studi di Ernesto De Martino hanno ben documentato come

momenti di agitazione psicomotoria, in taluni contesti culturali, possano essere

contenuti tramite il ritmo scandito dal tamburo accompagnato dalla voce e dal canto.

Risalgono, alla metà degli anni ‘90 gli ultimi episodi di tarantate seguite nelle loro

crisi dal suono della pizzica salentina.

La musica è intuitivamente percepita come linguaggio in ogni popolo, spesso è

indissolubilmente legata alla danza e al movimento, ed è uno strumento di

comunicazione oltre le pure sonorità linguistiche o le barriere culturali. Ovunque,

viene riconosciuta come in grado di esprimere-liberare componenti affettive-emotive

dell’animo umano, e forse presenti anche nel mondo animale dove non mancano

certo le melodie.

In un setting analitico, la consegna al paziente indica più o meno: “...stia sdraiato, e

dica cosa le passa per la mente...”, limitando dunque l’osservazione al solo

significato delle parole. Il non agire viene indicato come requisito fondamentale per

queste forme di psicoterapia, e per lunghi anni sono state segnalate come

controindicazione a tale trattamento le condizioni (psico)patologiche che non

permettessero un tale controllo.

In realtà si è poi potuto valutare in più occasioni come i toni, i ritmi, i tempi della

relazione, assumano un valore forse di pari importanza del significato stesso del

linguaggio parlato, e anzi talora permettano di raggiungere regioni e profondità

inaccessibili alle sole possibilità razionali interpretative dei significati verbali.

Da qui il passaggio alla riflessione circa l’utilità di altre forme di psicoterapia che

considerino la possibilità di azione o di linguaggi alternativi, accessibili alle forme o

alle aree patologiche meno strutturate e indifferenziate (o semplicemente più gravi),

sembra una naturale conseguenza.

Possibilità relazionali e di comunicazione-accesso che aprono la via verso un

materiale comune, condiviso e condivisibile arrivando poi eventualmente in un

secondo tempo, se possibile, a momenti e spazi di mentalizzazione e di pensiero.

Page 185: Esperienze in Musicoterapia Vol II

183

In questa prospettiva se la danza potrebbe essere considerata il pensiero del corpo, il

canto è forse la voce del respiro, e quindi il linguaggio dell’animo.

Nella musicoterapia pensiero e azione possono probabilmente trovare un terreno

comune di espressione, forse dalle matrici ancora confuse, ma proprio per questo

comprensibilmente esprimibili e condivisibili.

Al paziente nella stanza dei giochi, con la possibilità degli strumenti (musicali)

transizionali, si offre il messaggio: agisciti. Ecco allora l’espressione dapprima

solamente catartica, ma poi anche relazionale-terapeutica di contenuti emotivi, verso

opportunità di comprensione e elaborazione, e anche in quelle situazioni per certi

versi un po’ di difficile accesso al linguaggio della parola.

Nella situazione musicoterapeutica colpiscono molte vicinanze o risonanze con

setting terapeutici classici, e in particolare di matrice dinamica.

Anche qui fondamentale la necessità di un ascolto, qualità certamente non carente a

chi di musica si occupa, così come la capacità di “accordarsi” e “intonarsi”, unite

queste (e qui, la principale differenza rispetto al semplice fare musica assieme, e che

rende invece obiettivo comune del suonare come aspetto terapeutico), alla

disponibilità-capacità-responsabilità del prendersi cura dell’altro.

Percepita quindi la possibilità di assonanze terapeutiche, si è passati a riflessioni

circa eventuali campi psicopatologici di applicazione.

Seguendo una linea lungo la gravità delle situazioni possibili, si ipotizza la

musicoterapia utile e adatta alle forme di ritiro molto gravi come nei pazienti

autistici, nelle forme catatoniche, forse alcuni coma, dove, facendo di necessità virtù,

la possibilità di linguaggi non verbali e non invasivi diventa quasi requisito

indispensabile.

Anche nelle patologie con problemi di “coordinazione”, motoria così come anche

psichica (se viene perdonata tale licenza nosografica), l’uso di tempi ritmi, sequenze

armoniche può rivelarsi utile.

Nelle forme meno gravi, dove la percezione della realtà è conservata e la patologia

riguarda momenti di conflitto intrapsichico, la opportunità di una alleanza con le

Page 186: Esperienze in Musicoterapia Vol II

184

capacità espressive e creative della coppia terapeutica, può trovare nello strumento

musicale terreno fertile per il riconoscimento e la elaborazione dei tratti sofferenti.

Per quanto rigurda le forme medio-gravi ( si perdoni il riduzionismo classificatorio, e

ci appelliamo alle proprietà intuitive e all’esperienza dei lettori), è opportuno

riservare particolare attenzione. Ci si muove infatti in relazioni dagli elementi ancora

confusi quando non persecutori o fortemente abbandonici, e il proporre qualsiasi

forma di avvicinamento, deve tenere in considerazione gli spostamenti di equilibri

instabili e precari, talora poco prevedibili.

Inoltre ci è sembrato che lo strumento musicoterapeutico possa in alcuni casi offrire

una rapidità espressiva fin troppo veloce, raggiungendo alle volte profondità emotive

che richiedono alla parola tempi molto piu lunghi e a velocità più controllabili.

Qualità senza dubbio apprezzabile, ma che appunto richiede una attenta calibratura

con pazienti che possono manifestare difficoltà di registro delle proprie capacità di

insight.

In questo ambito l’eventuale supporto musicoterapeutico si inserisce , in situazioni

dove si fa riferimento ad un continuo contatto istituzionale.E’ importante, se non

fondamentale, il coordinamento e la comunicazione con la rete di contenimento-

accudimento offerta dall’istituzione. Una modalità di interazione che possa inserirsi

nella storia terapeutica del paziente e forse dell’intero servizio di riferimento.

Bruce Chatwin ne “Le vie dei canti” si pone la seguente domanda : “ Perchè gli

uomini invece di stare fermi se ne vanno da un posto all’altro?”

Come potrebbe forse dire Don Juan, ci è sembrato di cogliere nella musicoterapia una

via con un cuore, dove il viaggio appare gradevole e in grado di offrire momenti di

sosta verso la percezione di uno stare (anche assieme) e quindi essere.

Forse necessita ancora …di un po’ di fegato.....

In memoria di Roberto

Page 187: Esperienze in Musicoterapia Vol II

185

Page 188: Esperienze in Musicoterapia Vol II

186

Finito di stampare

nel mese di novembre 2004

presso

Editrice IL TORCHIO

Via S. Biagio, 54 – Padova

Copyright by

©

Associazione Scuola di Musicoterapia “Giovanni Ferrari”